LA communauté sur la culture Geek et Japonisante qui ne se prend pas la tête ! (Japanim', Geekeries, Bakattitude et tout ce qu'il faudra pour t'amuser joyeusement !)

-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal


7 résultats trouvés pour Réalisateur

Waha

Mamoru Hosoda [Réalisateur] [GON] - Dim 13 Sep 2020 - 18:53









# Bloc Technique
Nom : 細田 守, Hosoda Mamoru
Date de naissance : 19 septembre 1967
Lieu de naissance : Kamiichi, Japon
Nationalité : Japonaise
Profession : Réalisateur
Studio : Toei Animation, Madhouse, Studio Chizu
Films notables: La Traversée du temps (2006), Summer Wars (2009), Les Enfants loups, Ame et Yuki (2012), Le Garçon et la Bête (2015)






# Description de wikipedia

Mamoru Hosoda (細田 守, Hosoda Mamoru), né le 19 septembre 1967, est un réalisateur d’anime et animateur japonais.
Anciennement employé chez Toei Animation, il le quitte pour aller travailler à Madhouse de 2005 à 2011.
En 2011, il abandonne Madhouse pour fonder son propre studio d'animation, Studio Chizu.





# Biographie reprise sur wikipedia

Formation et premiers travaux


Mamoru Hosoda est né le 19 septembre 1967 dans la ville de Kamiichi, dans la préfecture de Toyama.
Après ses études à l'université des Arts de Kanazawa, il tente d'intégrer l'institut de formation du studio Ghibli mais est recalé.
Il finit par intégrer le studio Toei Animation en 1991 où il fait ses premiers pas en tant qu'animateur.
Il participe à de nombreuses séries phares du studio comme Dragon Ball Z (1993), Slam Dunk (1994-95) ou Sailor Moon (1996).
Dans la deuxième moitié des années 1990, il signe de nombreux storyboards puis passe à la réalisation en 1999 avec le premier film dérivé de la saga Digimon Adventure.
Il réalise le deuxième film dérivé en 2000 puis réalise des spots publicitaires en animation pour des grandes marques comme Louis Vuitton.

Un rapprochement manqué avec les studios Ghibli


Il est approché par Ghibli pour réaliser Le Château ambulant mais finalement, après mésentente, le projet n'aboutit pas.
Il gardera de cet épisode des sentiments contrastés, reprochant aux studios Ghibli de ne pas laisser s'exprimer de sensibilité divergeant de celle de ses fondateurs.
En 2005, il retourne à la réalisation de long métrage avec le sixième film dérivé de la saga One Piece : Le baron Omatsuri et l'île aux secrets.

Reconnaissance internationale


En 2005, il quitte la Toei pour devenir free-lance et se rapproche du studio Madhouse.
Il y réalise le film La Traversée du temps en 2006 qui tranche par sa maturité avec ses réalisations précédentes, destinées à un public d'enfants, et Summer Wars en 2009.
Son film, Les Enfants loups, Ame et Yuki, sort en 2012 en France, un mois après sa sortie nippone.
Son film suivant, Le Garçon et la Bête, sort en juillet 2015 au Japon et en janvier 2016 en France.
Puis vient Mirai, courant 2018.
Cinq de ses films ont été couronnés par le Japan Academy Prize du meilleur film d'animation de l'année : La Traversée du temps, Summer Wars, Les Enfants loups, Le Garçon et la Bête, et Miraï.




# Filmographie reprise sur wikipedia


Réalisation



Cinéma
1999 : Digimon - film 1 (デジモンアドベンチャー, Dejimon Adobenchā)
2000 : Digimon Adventure: Bokura no Uō Gēmu! (ぼくらのウォーゲーム!, Dejimon adobenchâ - Bokura no wô gêmu!)
2005 : One Piece : Le Baron Omatsuri et l'Île secrète (オマツリ男爵と秘密の島, Hepburn: Wan Pīsu Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima)
2006 : La Traversée du temps (時をかける少女, Toki o kakeru shōjo)
2009 : Summer Wars (サマーウォーズ, Samā wōzu)
2012 : Les Enfants loups, Ame et Yuki (おおかみこどもの雨と雪, Ōkami kodomo no Ame to Yuki)
2015 : Le Garçon et la Bête (バケモノの子, Bakemono no ko)
2018 : Miraï, ma petite sœur (未来のミライ, Mirai no Mirai)

Télévision
1995-96 : Jūni Senshi Bakuretsu Eto Ranger (en) (十二戦支 爆烈エトレンジャー, Jūni Senshi Bakuretsu Etorenjā), épisodes 27, 33 et 37
1996-97 : Kenshin le vagabond (るろうに剣心, Rurōni Kenshin), épisodes 8, 18, 24, 29, 40 et 43

Publicité
2003 : Superflat monogram, publicité pour Louis Vuitton


Animateur clé



Cinéma

  • 1993 : Dragon Ball Z : Broly le super guerrier (ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦, Doragon Bōru Zetto Moetsukiro!! Nessen Ressen Chō-Gekisen)

  • 1994 : Yū Yū Hakusho (幽☆遊☆白書)

  • 1994 : Dragon Ball Z : Rivaux dangereux (ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない, Doragon Bōru Zetto Kiken na Futari! Sūpā Senshi wa Nemurenai)

  • 1996 : Dragon Ball : L'Armée du Ruban Rouge (ドラゴンボール 最強への道, Doragon Bōru: Saikyō e no michi)

  • 1996 : GeGeGe no Kitarō (ゲゲゲの鬼太郎)

  • 1998 : Galaxy Express 999 : Eternal Fantasy (銀河鉄道999 エターナルファンタジー)



OAV

  • 1993 : Crying Freeman (クライングフリーマン, Kuraingu Furīman), épisode 5

  • 1993 : Kamen Rider SD (仮面ライダー, Kamen Raidā)



Télévision

  • 1993 : Dragon Ball Z (ドラゴンボールZ(ゼット), Doragon Bōru Zetto), épisode 173

  • 1994-95 : Slam Dunk (スラムダンク, Suramu Danku), épisodes 28 et 70

  • 1995 : Gokinjo, une vie de quartier (ご近所物語, Gokinjo Monogatari), épisodes 1 et 7

  • 1996 : Sailor Moon (セーラームーン, Sērā Mūn), épisode 173

  • 1997 : Utena, la fillette révolutionnaire (少女革命ウテナ, Shōjo kakumei Utena), épisodes 7, 18 et 23



Storyboarder


Uniquement sur des séries télévisées.


  • 1997 : Utena, la fillette révolutionnaire (少女革命ウテナ, Shōjo kakumei Utena), épisodes 7, 14, 20, 23, 29, 33 et 39

  • 1997 : GeGeGe no Kitarō (ゲゲゲの鬼太郎), épisodes 94, 105 et 113

  • 1998 : Caroline (ひみつのアッコちゃん, Himitsu no Akko-chan), épisodes 6, 14, 20 et 30

  • 1999 : Tenshi ni Narumon! (en) (天使になるもんっ!), épisodes 20 et 22

  • 1999 : Digimon Adventure (デジモンアドベンチャー, Dejimon Adobenchā), épisodes 21

  • 2002 : Magical DoReMi (おジャ魔女どれみ, Ojamajo Doremi), épisodes 40 et 49

  • 2003 : Nadja (明日のナージャ, Ashita no Nadja), épisodes 5, 12 et 26

  • 2004 : One Piece (ワンピース, Wan Pīsu), épisodes 199



Autres postes



  • 1991-1992 : Talulu le magicien (まじかる☆タルるートくん, Majikaru Tarurūto-kun), série télévisée, intervalliste

  • 1993 : Coo: Tōi Umi Kara Kita Coo (COO: 遠い海から来たCOO, Kū: Tōi Umi kara Kita Kū), film, assistant à la supervision de l'animation

  • 1997 : Utena, la fillette révolutionnaire (少女革命ウテナ, Shōjo kakumei Utena), série télévisée, scénariste sur l'épisode 29







Shin'ichirō Watanabe [Réalisateur] [GON] - Ven 11 Sep 2020 - 20:17









# Bloc Technique
Nom : 渡辺 信一郎, Watanabe Shin'ichirō
Date de naissance : 24 mai 1965
Lieu de naissance : Kyoto, Japon
Profession : Réalisateur
Films notables : Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door
Séries notables: Cowboy Bebop, Samurai champloo, Kids on the Slope, Space Dandy, Terror in Resonance, Carole & Tuesday






# Description de Wikipedia

Shin'ichirō Watanabe (渡辺 信一郎, Watanabe Shin'ichirō) est un réalisateur et un scénariste japonais, principalement de séries télévisées d'animation, né le 24 mai 1965 à Kyoto.




# Biographie reprise sur Wikipedia

Shin'ichirō Watanabe est né le 24 mai 1965 à Kyoto dans la préfecture du même nom.
Durant sa jeunesse, il visionne un nombre impressionnant de films, jusqu'à 500 par an selon ses dires, et se destine à une carrière de réalisateur

Il intègre le studio Sunrise au milieu des années 1980 et y travaille en tant que directeur d'épisode et storyboarder notamment sur les OAV de science fiction Dan et Danny (1987-1992) et Mobile Suit Gundam 0083 : Stardust Memory (1991-1992).

Il passe pour la première fois à la réalisation en 1994 sur les OAV Macross Plus qu'il coréalise avec le fameux Shōji Kawamori.

Mais ce n'est qu'en 1998, avec sa deuxième série, Cowboy Bebop, que Watanabe va gagner une reconnaissance aussi bien nationale qu'internationale.
Il va par la suite réaliser en 2001 un film dérivé de la série, Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door ce qui sera sa dernière collaboration avec le studio Sunrise.

Il participe au projet Animatrix dont il réalise deux des huit courts métrages chez Studio 4 °C.

En 2004, il réalise une nouvelle série, Samurai champloo, qui connaît là aussi un succès critique et public.
C'est sa première série chez le jeune studio Manglobe, dont il deviendra un habitué.

Depuis, il travaille également en tant que producteur musical sur différents projets comme Mind Game de Masaaki Yuasa (2004) ou Michiko to Hatchin de Saya Yamamoto.
Il a, entre-temps, réalisé deux courts métrages inclus dans l'omnibus Genius Party sorti en 2007.

En 2012, il adapte le manga Sakamichi no Apollon également connu sous le nom de Kids on the Slope en série télévisée d'animation chez le studio Mappa, c'est la première fois dans sa carrière que Watanabe adapte un manga en animé et il a déclaré avoir accepté car l'œuvre originale abordait des thèmes qui lui tenaient à cœur tels que le jazz, son genre musical préféré.

Lors de l'Otakon de Baltimore de 2013, il annonce la sortie à partir de janvier 2014 de sa nouvelle série Space Dandy, une série de science-fiction comique.

En 2014, il réalise deux séries télévisées d'animation, Space Dandy chez le studio Bones qui sera diffusée du 5 janvier au 25 septembre 2014 et Terror in Resonance chez le studio Mappa qui sera diffusée du 11 juillet au 26 septembre 2014.

Dans une interview en mars 2016, il affirme avoir un projet d’animé original en cours.

Il réalise un court métrage de 15 minutes sorti le 26 septembre 2017 intitulé Blade Runner Black Out 2022, il s'agit d'un préquel du film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 et produit au studio Cygames.

Sa nouvelle série animée, Carol & Tuesday, est annoncée pour avril 2019 et est en cours de production au studio Bones.
Dans le cadre de ce projet Watanabe travaille avec Aya Watanabe qui est chargée du script et le mangaka Eisaku Kubonouchi chargé du character design, il s'agit de leur première expérience dans le domaine de l'animation.
L'entreprise Flying Dogproduit la musique.




# Style d'après Wikipedia

Shin'ichirō Watanabe s'est démarqué des autres réalisateurs d'animation japonais grâce à son style très particulier.
En effet, il met en avant la musique dans ses œuvres, elle peut s'organiser en genre musical comme avec le jazz dans Cowboy Bebop, le hip hop dans Samurai Champloo ou encore le funk dans Space Dandy, il a travaillé à plusieurs reprises avec la compositrice Yoko Kanno qu'il qualifie de génie.

Au-delà de cette mise en avant de la musique c'est un véritable mélange qui s’opère, ainsi l'univers futuriste de science fiction dans Cowboy Bebop est mêlé au jazz et le Japon de l'ère Edo dans Samurai Champloo est mêlé à la culture et à la musique hip hop.
Par ces mélanges, Watanabe veut créer une œuvre unique et originale tout en faisant en sorte que ce mélange fonctionne.

Watanabe accorde une très grande importance aux personnages dans ses œuvres et opte souvent pour un format épisodique comme c'est le cas dans Cowboy Bebop, Samurai Champloo et plus récemment Space Dandy, la majorité des épisodes peut donc se regarder individuellement.





# Filmographie reprise de Wikipedia


  • 1987-1992 : Dan et Danny (OAV) - Directeur d'épisode (ep 3,7,9)

  • 1988-1989 : Armor Hunter Mellowlink (OAV) - Directeur d'épisode (ep 2,5,8,11)

  • 1990 : Obatarian (série télévisée) - Directeur d'épisode

  • 1991 : Capricorn (OAV) - Storyboard

  • 1991-1992 : Mobile Suit Gundam 0083 : Stardust Memory (OAV) - Storyboard (ep 3,6,10), directeur d'épisode (ep 1,3,6,8,10,12)

  • 1992 : Genki Bakuhatsu Ganbaruger (série télévisée) - Storyboard (ep 40,43), directeur d'épisode (ep 35,40)

  • 1994 : Macross Plus (OAV) - Réalisateur, storyboard

  • 1998 : Cowboy Bebop (série télévisée) - Réalisateur, scénariste, storyboard (ep 5,9,17,25,26), directeur d'épisode (ep 1,2)

  • 2001 : Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door (film) - Réalisateur,

  • 2003 : Animatrix (OAV) (segments A Detective Story et Kid's Story) - Réalisateur, scénariste

  • 2004 : Samurai Champloo (série télévisée) - Réalisateur, scénariste, storyboard (ep 1,12,14,17,26), directeur d'épisode (ep 1,26)

  • 2004 : Mind Game (Film) - Producteur de la musique

  • 2005 : Noein (série télévisée) - Storyboard (ep 22)

  • 2006 : Ergo Proxy (série télévisée) - Storyboard (ep 19)

  • 2007 : Genius Party (film) (Segment Baby Blue) - Réalisateur

  • 2008 : Tetsuwan Birdy Decode (série télévisée) - Storyboard (ep 12)

  • 2008 : Michiko to Hatchin (série télévisée) - Producteur de la musique

  • 2010 : Star Driver: Kagayaki no Takuto (série télévisée) - Storyboard (op)

  • 2012 : Lupin III : Mine Fujiko to Iu Onna (série télévisée) - Producteur de la musique

  • 2012 : Kids on the Slope (série télévisée) - Réalisateur

  • 2014 : Space Dandy (série télévisée) - Réalisateur en Chef

  • 2014 : Terror in Resonance (série télévisée) - Réalisateur

  • 2017 : Blade Runner Black Out 2022 (court-métrage préquelle de Blade Runner 2049)

  • 2019 : Carole & Tuesday (série télévisée) - Réalisateur en Chef, Créateur original et Scénariste

  • 2020 : Blade Runner : Black Lotus Producteur








Waha

Hideaki Anno [Réalisateur] [GON] - Ven 26 Juin 2020 - 23:26









# Bloc Technique
Nom : Hideaki Anno (庵野 秀明, Anno Hideaki )
Date de naissance : 22 mai 1960
Lieu de naissance : Ube, Japon
Profession: Réalisateur, scénariste
Groupe sanguin : A
Femme : Moyoco Anno (Mangaka)
Œuvres principales:
Nadia, le secret de l'eau bleue
Neon Genesis Evangelion
Rebuild of Evangelion
Shin Godzilla






# Description reprise sur Wikipedia

Hideaki Anno (庵野 秀明, Anno Hideaki) est un réalisateur japonais né le 22 mai 1960 à Ube, dans la préfecture de Yamaguchi.
Il est le créateur de la série animée Neon Genesis Evangelion.
Il a commencé sa carrière en étant un animateur clé dans le film de Hayao Miyazaki Nausicaä de la vallée du vent.

Il est marié à Moyoko Anno.




# Biographie reprise sur Wikipedia


À la fin des années 1970, encore étudiant, Anno réalise son premier film intitulé Nakamu-Rider à l'aide de sa caméra 8 mm qu'il possède depuis l'âge de 17 ans.

À 20 ans, il entre au département de cinéma du Osaka College of Art et rencontre Yamaga Hiroyuki avec lequel il créera plus tard le Studio Gainax.

L'hiver de cette même année, Anno profite d'un projet scolaire pour réaliser une parodie, Ultraman, avec un budget dérisoire de 8000 yens.
Quand le héros, joué par Yamaga, se transforme en Ultraman, c'est Anno qui joue le rôle, sans masque.

L'année suivante il produit Ultraman Deluxe, un film de 3 minutes en 8 mm, et obtient la 5e place du concours de son école.

Au début des années 1980, il travaille sur l'animation et conçoit le design d'un film réalisé par Yamaga faisant l'ouverture du Daicon 3 - la 20e convention annuelle japonaise de science-fiction.

En 1984, Anno travaille sur l'animation de deux films d'animation majeurs : Nausicaä de la vallée du vent d'Hayao Miyazaki et Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?.
C'est Hideaki Anno qui a animé la scène du soldat géant qui revit dans Nausicaä de la vallée du vent : une des scènes principales du film d'après Hayao Miyazaki.
Le réalisateur manquait de personnel pour réaliser le film.
Il a donc lancé un appel au secours dans le magazine Animage — dont le rédacteur en chef est Toshio Suzuki, grand collaborateur de Miyazaki. Dès que Hideaki Anno a vu l'annonce, il s'est rendu à Tokyo, a présenté des dessins à Miyazaki, et s'est vu confier la scène.

Le Studio Gainax


Anno et Yamaga fondent le Studio Gainax en décembre 1984 pour produire le film Royal Space Force: The Wings of Honneamise.
Hideaki Anno est impliqué aussi bien dans la réalisation du court-métrage promotionnel destiné à récolter des fonds que dans le film lui-même : il en est l'un des chef-animateurs.

En 1988, Anno fait ses débuts en tant que réalisateur avec Top o Nerae! Gunbuster.
C'est un succès, et les volumes 2 et 3 suivent en 1989 et 1990.

Parallèlement à Gunbuster, Hideaki Anno commence son deuxième projet de réalisation : la série animée Nadia, le secret de l'eau bleue.
La série, diffusée de 1990 à 1991, est une réussite ; bien qu'un film sorte en 1991, Anno ne participe pas à sa réalisation.

En 1991, à la fin de la série Nadia, Hideaki Anno sombre dans une profonde déprime où il fera plusieurs tentatives de suicide, déprime due à un trouble psychologique qu'il possède (et qui semble affecter une grande quantité de otakus) connu sous le nom de trouble borderline.

Deux ans plus tard, après s'être rétabli, il commence à travailler sur Neon Genesis Evangelion.
Après deux années de réalisation, le premier épisode est enfin diffusé, en octobre 1995.
La série est un succès sans précédent et le Studio Gainax s'impose comme un acteur majeur dans le domaine des séries animées au Japon.
Les derniers épisodes, diffusés en mars 1996, sont cependant très controversés, car complètement inattendus.
Anno y explique de manière imagée et philosophique comment il a guéri de son trouble borderline.
Un an plus tard, sous la pression des fans, les films Death & Rebirth et The End of Evangelion permettent à Hideaki Anno de revenir sur la série dont il réalise la conclusion qu'il avait prévue initialement, recollant avec les thèmes et l'univers de l'anime.

L'après Evangelion


Après le succès d'Evangelion, le Studio Gainax le rappelle pour réaliser l'adaptation du manga Kareshi kanojo no jijō de Masmi Tsuda. Après 13 épisodes, et un différend artistique avec l'auteur du manga, il laisse tomber la série et le Studio Gainax.

Anno revient à sa première passion : le cinéma-réalité (live-action ou film live).

En 1998, il réalise Love and Pop, entièrement tourné au caméscope numérique (DV), un film sur la prostitution des adolescentes (Enjo kōsai ou compensated dating) au Japon.

Puis en 2000, Shiki-jitsu, beaucoup plus abouti esthétiquement, étudie la rencontre d'un réalisateur et d'une jeune femme perturbée qui se livre à d'étranges cérémonies quotidiennes.

Ces deux films expérimentaux sont produits par le Studio Ghibli, pour lequel il avait déjà travaillé (Nausicaä, Château dans le Ciel).

Retour au monde de l'animation et du manga


2004 est l'année du retour d'Anno au Studio Gainax, il réalise Cutie Honey, adaptation cinématographique de l'anime Cutey Honey, un Tokusatsu brut de forme, transposition au pied de la lettre de l'animé.

2007 est un retour aux sources, à l'œuvre qui l'a rendu célèbre : sa série télévisée culte Neon Genesis Evangelion. Anno désire faire renaître sa série avec l'avènement des nouvelles technologies.

Son projet se nomme Rebuild of Evangelion, prenant la forme de 4 films dont il est le scénariste et le superviseur.





# Filmographie reprise sur Wikipedia


Réalisations


1988-89 : Top wo nerae! (Gunbuster) (OAV)
1990-91 : Nadia, le secret de l'eau bleue (Fushigi no umi no Nadia) (Série animée)
1995-96 : Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangelion) (Série animée)
1997 : Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth (film animé)
1997 : The End of Evangelion (film animé)
1998 : Love and Pop (ラブ&ポップ) (film)
1998-99 : Kareshi kanojo no jijō (His and Her Circumstances ou encore KareKano) (Série animée)
2000 : Shiki-jitsu (式日?) (Ceremonial Day ou encore Ritual) (film)
2004 : Cutie Honey (キューティーハニー, Kyūtii Hanii) (film)
2004 : Re: Cutie Honey (OAV)
2007 : Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (film animé)
2009 : Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (film animé)
2012 : Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (film animé)
2016 : Godzilla Resurgence (シン・ゴジラ, Shin Gōjira?), co-réalisé avec Shinji Higuchi (film)
2020 : Evangelion: 3.0+1.0 (film animé)

Autres


1981-83 : Daicon III&IV (CM) - Animation
1982-83 : The Super Dimension Fortress Macross (série télévisée) - Animation clé
1983-84 : Urusei Yatsura (série télévisée) - Animation clé
1984 : Birth (OAV) - Animation clé
1984 : Nausicaä de la vallée du vent (film) - Animateur clé
1984 : The Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? (film) - Animation clé
1984-85 : Cream Lemon (OAV) - Animation clé
1985 : Urusei Yatsura - Remember my Love (film) - Animateur clé
1985 : Megazone 23 (OAV) - Animateur clé (part 1)
1985 : Emi magique (série télévisée) - Animateur clé
1987 : Les Ailes d'Honnéamise (film) - Coresponsable de l'animation
1988 : Le Tombeau des lucioles (film) - Animation clé
1988 : Mobile Suit Gundam : Char contre-attaque (film) - Animation clé
1988 : Appleseed (OAV) - Mecanics superviseur
1993 : Sailor Moon : les Fleurs maléfiques (film) - Animation clé
1994 : Mobile Fighter G Gundam (série télévisée) - Storyboard (op)
1999 : Ebichu (série télévisée) - Planning
2001 : Mahoromatic (série télévisée) - Storyboard (op)
2002 : Abenobashi mahou☆shotengai (série télévisée) - Storyboard (ep 13)
2002 : FLCL (OAV) - Superviseur
2004-06 : Diebuster S2 (OAV) - Superviseur, storyboard (ep 4,6)
2007 : Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone (film) - Superviseur, scénario
2009 : Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (film) - Superviseur, scénario
2011 : Kantoku shikkaku (film documentaire) - Producteur

Filmographie en tant qu'acteur


2002 : Koi no Mon (Otakus in Love).
2003 : Cha no Aji (The Taste of Tea).
2005 : Funky Forest: The First Contact
2007 : Quiet room ni yōkoso (Welcome to the Quiet Room).
2013 : Le vent se lève de Hayao Miyazaki - voix de Jiro Horikoshi





Waha

Isao Takahata [Réalisateur] [GON] - Dim 27 Oct 2019 - 12:19









Isao Takahata (高畑 勲, Takahata Isao) était un réalisateur de films d'animation.
Il a fondé le studio Ghibli avec Hayao Miyazaki.

Voici ces principaux films :
- Le Tombeau des lucioles
- Souvenirs goutte à goutte
- Pompoko
- Mes voisins les Yamada
- Le Conte de la princesse Kaguya





 
# Bloc Technique
Nom : 高畑 勲, Takahata Isao  
Date de naissance : 29 octobre 1935
Lieu de naissance : Ise (Japon)
Date de décès : 5 avril 2018 (à 82 ans)
Lieu de décès : Tokyo (Japon)
Divers : Il était surnommé  "Paku-san" par Hayao Miyazaki
Passions : Il était passionné par la culture française







# Biographie

Isao Takahata est né à Ise  le 29 octobre 1935. C'était le dernier d'une fratrie de 7 enfants.
Il a grandit dans la région d'Okayama où il subira les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Il étudiera la littérature française à l'université de Tokyo mais se décide pour le métier de la réalisation de film d'animation avec "La Bergère et le Ramoneur" (Paul Grimault et Jacques Prévert) première version du "Roi et l'Oiseau", sortie au Japon en 1956.

Il rejoint ensuite le jeune studio d'animation Toei Douga en 1959 où il officie en tant qu'assistant.  
En 1963, il réalise la série Ken, l’enfant loup.
Il y rencontre Hayao Miyazaki avec qui il réalisera "Horus, prince du soleil" ce qui marquera leur premier projet en commun (mais pas le dernier).
Ensemble, ils travaillèrent sur divers projets de films ("Heidi, la petite fille des Alpes" en 1974, "Nausicaä de la vallée du vent" en 1984 et "L'Histoire du canal de Yanagawa" en 1987) mais aussi sur des séries télévisées ("Lupin III" : "Edgar de la Cambriole")

Pendant 20 ans, les deux hommes continueront de travailler régulièrement ensemble, Hayao Miyazaki dirigeait et Isao Takahata réalisait...

Isao Takahata réalise plusieurs court ou long métrages : Panda petit panda (1972-1973), de "Kié la petite peste" (1981),  de "Goshu le Violoncelliste" (1982) avant de fonder en 1985, le studio Ghibli avec Toshio Suzuki (producteur en chef), Hayao Miyazaki et la compagnie Tokuma Shoten..

Isao Takahata sortira alors plusieurs longs métrages pour le studio Ghibli : "Le Tombeau des lucioles" (1988), "Souvenirs goutte à goutte" (1991), "Pompoko" (1994), "Mes voisins les Yamada" (1999), "Le Conte de la princesse Kaguya" (2013).

Il reçoit de nombreux prix et distinctions pour ses films et "Le Conte de la princesse Kaguya" est nominé aux Oscars.






# Filmographie
 

Réalisateur



Longs métrages
1968 : Horus, prince du Soleil (太陽の王子 ホルスの大冒険, Taiyō no ōji : Horus no daibōken)
1981 : Kié la petite peste (じゃリン子チエ, Jarinko Chie)
1982 : Goshu le violoncelliste (セロ弾きのゴーシュ, Cello hiki no Gōshu)
1987 : L'Histoire du canal de Yanagawa (柳川堀割物語, Yanagawa horiwari monogatari)
1988 : Le Tombeau des lucioles (火垂るの墓, Hotaru no haka)
1991 : Souvenirs goutte à goutte (おもいでぽろぽろ, Omoide Poroporo)
1994 : Pompoko (総天然色漫画映画 平成狸合戦ぽんぽこ, Heisei tanuki gassen Pompoko)
1999 : Mes voisins les Yamada (ホーホケキョ となりの山田くん, Hōhokekyo tonari no Yamada-kun)
2013 : Le Conte de la princesse Kaguya (かぐや姫の物語, Kaguya-Hime no Monogatari)

Court métrage
1972 : Panda Petit Panda (パンダ・コパンダ, Panda kopanda?)
1973 : Panda Petit Panda : Le Cirque sous la pluie (パンダ・コパンダ 雨ふりサーカスの巻, Panda Kopanda: Amefuri Circus no Maki)
2003 : Jours d'hiver (冬の日, Fuyu no hi) - segment

Séries TV
1974 : Heidi (アルプスの少女ハイジ, Alps no shōjo Heidi)
1976 : Marco (母をたずねて三千里)
1979 : Akage no An (赤毛のアン)

Divers
1963-1965 : Ken l'enfant loup (狼少年ケン, Ookami shōnen Ken?), réalisateur d'épisodes, non traduit en français.
1968-1969 : Gegege no Kitaro (ゲゲゲの鬼太郎), réalisateur d'épisodes, non traduit en français.
1969-1970 : Mooretsu atarō (もーれつア太郎), réalisateur d'épisodes, non traduit en français.
1971-1972 : Apache Yakyugun (アパッチ野球軍), réalisateur d'épisodes, non traduit en français.
1971-1972 : Gegege no Kitaro (ゲゲゲの鬼太郎), La deuxième série, réalisateur d'épisodes, non traduit en français.
1971-1972 : Lupin III (ルパン三世, Lupin sansei), coréalisateur avec Hayao Miyazaki des épisodes de la seconde moitié de la saison.
1978 : Conan, le fils du futur (未来少年コナン, Mirai Shōnen Conan?), coréalisateur des épisodes 8 et 9 avec Hayao Miyazaki.


Producteur


1984 : Nausicaä de la vallée du vent (風の谷のナウシカ, Kaze no tani no Naushika).
1986 : Le Château dans le ciel (天空の城ラピュタ, Tenku no shiro Laputa).
2016 : La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit (producteur artistique).

Assistant-réalisateur


1961 : Anju to zushiōmaru (安寿と厨子王丸?).
1962 : Tanoshii bunmeishi tetsu monogatari (たのしい文明史 鉄ものがたり).
1963 : Wanpaku ōji no orochi taiji (わんぱく王子の大蛇退治).
1963 : Ankokugai saidai no kettō (暗黒街最大の決闘).








Waha

George A. Romero [Réalisateur] [GON] - Sam 22 Juil 2017 - 23:12






George A. Romero

Le papa des films de zombies...


 
# Bloc Technique
Nom : George Andrew Romero
Date de naissance : 4 février 1940
Lieu de naissance : New York, État de New York, États-Unis
Date de décès : 16 juillet 2017 (à 77 ans)
Lieu de décès : Toronto, Ontario, Canada
Profession : Réalisateur







George Andrew Romero, né le 4 février 1940 à New York (État de New York, États-Unis), et mort le 16 juillet 2017 à Toronto (Ontario, Canada), est un réalisateur, scénariste, acteur, auteur américain.
À travers ses films d'horreur gores et violents, mettant souvent en scène des morts-vivants, Romero critique la société américaine, le racisme, sa consommation à outrance (Zombie, La Nuit des morts-vivants) ou encore son goût immodéré pour la médiatisation (Chronique des morts-vivants).




# Biographie de Wikipedia

Romero grandit dans la ville de New York où il est né.
Il tourne ses premiers films à l'âge de 14 ans et connaît d'ailleurs quelques déboires avec la police après la chute depuis une fenêtre d'un mannequin en feu.
Il s'inscrit à l'université Carnegie-Mellon de Pittsburgh.
Après son diplôme, il commence à tourner, principalement des courts métrages et des publicités.
À la fin des années 1960, il fonde avec des amis la société Image Ten Productions.
Ils regroupent 114 000 $, dont 60 000 de leurs poches, pour produire en 1968 La Nuit des morts-vivants.
Écrit en collaboration avec John A. Russo, le film deviendra culte les années suivantes et rapportera entre quatre et cinq millions de dollars.


Ses films suivants sont moins populaires : There's Always Vanilla (1971), La Nuit des fous vivants (1973), Season of the Witch (1973) et Martin (1976).
Bien que n'étant pas aussi acclamés que La Nuit des morts-vivants ou d'autres de ses films plus récents, ceux-ci portent sa marque : un commentaire social généralement sur fond de terreur. Comme la plupart de ses films, ceux-ci furent tournés dans sa ville favorite, Pittsburgh, ou dans ses environs.

En 1978, Romero revient au film de zombies avec Dawn of the Dead.
Sorti sous ce titre aux États-Unis, il est remonté par Dario Argento et sorti sous le titre Zombie en Europe.
Tourné avec un budget de 1,5 million de dollars, le film en rapporte 40 et Entertainment Weekly le choisit pour sa liste des plus grands films cultes en 2003.

À la fin des années 1970, Romero est pressenti pour réaliser Les Vampires de Salem, d'après le roman de Stephen King.
Il finit par abandonner le projet quand celui-ci passe du statut de film à celui de mini-série, mais sympathise à cette occasion avec l'écrivain.
Les deux hommes bâtissent ensemble le projet du film à sketches Creepshow (1982), qui connaît un certain succès.

Par la suite, Romero passe un an à travailler sur l'adaptation de Simetierre (1989) mais quitte le film quand les producteurs décident d'en modifier la fin.
Il réalise ensuite une autre adaptation d'un roman de King, La Part des ténèbres (1992), mais le film est un échec.

Parallèlement, Romero continue sa saga des zombies avec Le Jour des morts-vivants (Day of the Dead) en 1985, Le Territoire des morts (Land of the Dead) en 2005, Chronique des morts-vivants (Diary of the Dead) en 2008 et Survival of the Dead en 2010.

Il entreprend ensuite de mettre en scène un remake de l'un des meilleurs films de son ami Dario Argento, Les Frissons de l'angoisse.
Prévu en 3D, le film n'est finalement pas tourné à cause du mécontentement d'Argento.

Romero est pressenti pour écrire et réaliser le film Resident Evil, mais il quitte le projet en 1999 à la suite de divergences artistiques avec la production car Capcom a refusé le scénario de Romero.
Le script est néanmoins disponible sur le net, on constate que le film reprenait le scénario des deux premiers jeux Resident Evil.
En effet, Romero avait demandé à un de ses assistants de jouer aux deux premiers Resident Evil et d'enregistrer ses parties sur cassette pour qu'il puisse écrire le scénario.

Néanmoins, Romero a réalisé deux spots télévisés pour la télévision japonaise pour la publicité de Resident Evil 2.

Du 11 au 18 septembre 2011, George A. Romero préside le festival européen du film fantastique de Strasbourg.

En 2014, il sort directement en bande-dessinée le nouvel opus de sa saga zombiesque.
Paru à un rythme régulier depuis janvier 2014 aux États-Unis, Empire of the Dead se déroule à New York et met en scène pour la première fois dans la saga des vampires en plus des zombies.

George A. Romero meurt dans son sommeil le 16 juillet 2017 à Toronto, à l'âge de 77 ans, après une courte lutte contre un cancer du poumon.
Il aurait passé ses dernières heures auprès de sa femme et de sa fille, à écouter la B.O. de L'Homme tranquille, un de ses films préférés.





# Filmographie de Wikipedia


Réalisateur





1968 : La Nuit des morts-vivants (The Night of the Living Dead)
1971 : There's Always Vanilla
1972 : Season of the Witch
1973 : La Nuit des fous vivants (The Crazies)
1977 : Martin
1978 : Zombie (Zombi / Dawn of the Dead)
1981 : Knightriders
1982 : Creepshow
1985 : Le Jour des morts-vivants (Day of the Dead)
1988 : Incidents de parcours (Monkey Shines)
1990 : Deux yeux maléfiques - segment La Vérité sur le cas de Monsieur Valdemar (Due occhi diabolici)
1992 : La Part des ténèbres (The Dark Half)
2000 : Bruiser
2005 : Le Territoire des morts (Land of the Dead)
2008 : Chronique des morts-vivants (George A. Romero's Diary of the Dead)
2009 : Le Vestige des morts-vivants (George A. Romero's Survival of the Dead)

Scénariste





1968 : La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead), de George A. Romero
1972 : Season of the Witch, de George A. Romero
1973 : La Nuit des fous vivants (The Crazies), de George A. Romero
1977 : Martin, de George A. Romero
1978 : Zombie (Zombi / Dawn of the Dead), de George A. Romero
1981 : Knightriders, de George A. Romero
1986 : Le Jour des morts-vivants (Day of the Dead), de George A. Romero
1987 : Creepshow 2, de Michael Gornick
1988 : Incidents de parcours (Monkey Shines), de George A. Romero
1989 : Darkside, les contes de la nuit noire (Tales from the Darkside), de John Harrison
1990 : La Nuit des morts-vivants (The Night of the Living Dead), de Tom Savini
1990 : Deux yeux maléfiques (Due occhi diabolici), de George A. Romero et Dario Argento
1992 : La Part des ténèbres (The Dark Half), de George A. Romero
2000 : Bruiser, de George A. Romero
2003 : L'Armée des morts (Dawn of the Dead, L'Aube des morts au Québec), de Zack Snyder (scénario original de Zombie)
2005 : Le Territoire des morts (Land of the Dead), de George A. Romero
2008 : Chronique des morts-vivants (Diary of the Dead), de George A. Romero
2009 : Le Vestige des morts-vivants (Survival of the Dead), de George A. Romero

Acteur





1968 : La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead), de George A. Romero
1977 : Martin, de George A. Romero
1978 : Zombie (Zombi / Dawn of the Dead), de George A. Romero
1986 : Le Jour des morts-vivants (Day of the Dead), de George A. Romero
1990 : Le Silence des agneaux (The Silence of the Lambs), de Jonathan Demme
2008 : Chronique des morts-vivants (Diary of the Dead), de George A. Romero
2011 : Deadtime Stories, de Jeff Monahan, Matt Walsh et Tom Savini

Monteur




1968 : La Nuit des morts-vivants (The Night of the Living Dead), de George A. Romero
1973 : La Nuit des fous vivants (The Crazies), de George A. Romero
1977 : Martin, de George A. Romero
1978 : Zombie (Zombi / Dawn of the Dead), de George A. Romero
1981 : Knightriders, de George A. Romero


Producteur



1968 : La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead), de George A. Romero
1990 : La Nuit des morts-vivants (The Night of the Living Dead), de Tom Savini
1992 : La Part des ténèbres (The Dark Half), de George A. Romero
2009 : Scream Show (Deadtime Stories)
2010 : The Crazies (remake de La Nuit des fous vivants (The Crazies)), de Breck Eisner
2011 : Scream Show 2 (Deadtime Stories 2)

Directeur de la photographie





1968 : La Nuit des morts-vivants (Night of the Living Dead), de George A. Romero





# Publications d'après Wikipedia



Roman jeunesse





Le Petit Monde d'Humongo Dongo / George A. Romero ; trad. Laurent Buscaglia et Betty Short. Paris : Seuil jeunesse-Nemo, avril 1996


Bandes dessinées





- Empire of the dead (volume 1) / scénario George A. Romero ; dessin Dalibor Talajic ; couleurs Rain Beredo ; traduction Makma, Mathieu Auverdin. Nice : Panini comics, 2015
- Empire of the dead (volume 2) / scénario George A. Romero ; dessin Alex Maleev ; couleurs Matt Hollingsworth ; traduction Makma, Mathieu Auverdin. Nice : Panini comics, 2014
- Empire of the dead (volume 3) / scénario George A. Romero ; dessin Andrea Mutti ; couleurs Rain Beredo ; traduction Makma, Mathieu Auverdin. Nice : Panini comics, 2016


Scénario de film





George A. Romero, « La Nuit des morts vivants : découpage intégral, dialogues bilingues et dossier », in L'Avant-scène cinéma n° 619, janvier 2015




# Hommages d'après Wikipedia



Dans Grand Theft Auto: Vice City et Grand Theft Auto V, le corbillard porte le nom de "Corbillard Romero".

Romero fait une apparition dans un des modes de jeu du jeu vidéo Call of Duty: Black Ops dans lequel le joueur est confronté à des morts-vivants ; dans la carte "Call of the Dead", compris dans l'add-on Escalation sorti le 3 mai 2011, il tourne un film de zombie avec quatre acteurs, (de véritables stars de cinéma : Danny Trejo, Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Michael Rooker). Mais en plein tournage, parmi les acteurs et les figurants maquillés en zombie, un vrai mort-vivant arrive par surprise et enlève Romero, bientôt suivi d'innombrables autres zombies. Une fois que le joueur commence la partie (en incarnant un des quatre acteurs cités plus haut), Romero réapparait sous forme zombifiée, suivant les joueurs à travers toute la carte et les attaquant s'ils le touchent ou lui tirent dessus. Il est immortel, sa disparition – temporaire – de la carte n'étant possible qu'au moyen d'un grand nombre de munitions d'armes spéciales.

Dans Saints Row: The Third dans le mode "Horde" une manche est appelée "la Vengeance de Romero", manche constituée de zombies.

Dans le quatrième épisode de la série d'animation japonaise Space Dandy, il s'affiche à la fin de l'épisode (donc avant le générique de fin) le nom de George A. Romero en tant que scénariste de l'histoire qui tourne à ce moment-là sur les zombies.

Dans Dead Island, premier du nom, à la mort du "chaman" dans la quête "Sang Pur" le personnage Sam B. fait allusion au film de George Romero : La Nuit des morts-vivants.

Dans la trilogie de romans Feed, dont l'action se déroule dans un monde hyper-sécuritaire à la suite de l'émergence d'un virus transformant la population en zombies, l'héroïne du livre se prénomme Georgia, comme beaucoup d'autres enfants (d'ailleurs, un membre de son équipe s'appelle Georgette), en hommage à George Romero.

Dans le jeu Dead Nation sur Playstation 3, 4 et vita, le trophée platine se nomme "Romero serait très fier".

Dans le jeu vidéo Trapped Dead, l'hôpital du niveau 3 se nomme "Hôpital G. Romero"







Wes Craven [Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur] [GON] - Lun 31 Aoû 2015 - 23:34









Wes Craven, celui qui a fait quasiment tous les films d'horreur que j'ai vu en étant jeune, nous a quitté il y a un peu plus de 5 ans (en 2015)...

Je m'en vais donc recopier la fiche  wikipedia... Histoire de se remémorer son histoire !




 
# Bloc Technique
Nom de naissance : Wesley Earl Craven
Naissance : 2 août 1939, Cleveland, Ohio, États-Unis
Nationalité : Américaine
Décès : 30 août 2015 (à 76 ans)
Profession : Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur
Films notables :
- La Dernière Maison sur la gauche (1972)
- La colline a des yeux (1977)
- Les Griffes de la nuit (1984)
- Freddy sort de la nuit (1994)
- Scream (1996-2011)

Site internet :  wescraven.com






# Biographie


Formation





Wesley Craven est né le 2 août 1939 à Cleveland dans l'Ohio. Après des études de lettres et de psychologie à Baltimore, Wes Craven officie quelques années comme professeur de sciences humaines et de dramaturgie. À la fin des années 1960, il part pour New York, où il obtient un poste dans une maison de production. D'abord chargé de superviser le département des documentaires, il devient vite assistant de production tout en se perfectionnant au montage. Il a une sœur prénommée Carole et un frère Paul Jr.

Les premières mises en scène





En 1972, le cinéaste écrit et réalise La Dernière maison sur la gauche, un film d'horreur d'une extrême violence qui préfigure déjà l'intérêt du cinéaste pour le morbide. Ce premier essai, très remarqué, lui permet de mettre en scène, cinq ans plus tard, un classique du genre : La colline a des yeux, un long métrage s'inspirant de documentaires sur la guerre du Vietnam. Adapté de l'histoire vraie d'une famille écossaise anthropophage qui tendait des embuscades aux voyageurs de la région, le film remporte de nombreuses récompenses à travers le monde.

Les premiers succès mondiaux





En 1980, avec La Ferme de la terreur, il offre un de ses premiers rôles à Sharon Stone, mais il lui faut attendre 1984 et les premières aventures de Freddy dans Les Griffes de la nuit, dans lequel Johnny Depp effectue ses débuts à l'écran, pour accéder enfin à la consécration. Dès lors intronisé maître de l'horreur, Wes Craven poursuit dans cette veine avec Shocker en 1989, et Le Sous-sol de la peur en 1991, mais c'est toujours avec Freddy, l'homme au visage brûlé, pull rayé et griffes d'acier, qu'il rencontre le succès. En témoigne la sortie du septième volet de la saga, Freddy sort de la nuit, en 1994.

Second souffle du slasher movie





Après Un vampire à Brooklyn, sorti en 1995, avec Eddie Murphy, Wes Craven donne un second souffle au slasher movie, et par la même occasion à sa carrière, avec Scream, Grand Prix au Festival Fantastique de Gérardmer en 1996. Dans la foulée, il réalise Scream 2 et peut, grâce aux retombées financières des deux films, mettre en scène un projet plus personnel, La Musique de mon cœur, un drame interprété par Meryl Streep. S'ensuivra le triomphe au box-office de Scream 3, dernier volet des aventures du serial killer masqué (jusqu'à ce qu'une suite, Scream 4 soit décidée en 2009, et produite en 2010).

Les derniers films





Croulant sous les propositions de grands studios, Wes Craven prend son temps pour finalement tourner en 2004 le film de loups-garous Cursed, maintes et maintes fois remonté. Pour se remettre de ce fiasco, le cinéaste tente une incursion dans le domaine du thriller en confinant Rachel McAdams et Cillian Murphy dans le Boeing 767 de Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) en 2005. Le film est un succès immédiat.
En 2010, il reprend la réalisation de Scream 4, sorti en France le 13 avril 2011.

Décès





Wes Craven meurt le 30 août 2015 suite à un cancer du cerveau à son domicile de Los Angeles.





# Filmographie



Réalisateur





Long métrage
1972 : La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left)
1977 : La Colline a des Yeux (The Hills Have Eyes)
1978 : The Evolution of Snuff (documentaire)
1981 : La Ferme de la Terreur (Deadly Blessing)
1982 : La Créature du Marais (Swamp Thing)
1984 : Les Griffes de la Nuit (A Nightmare on Elm Street)
1985 : La Colline a des Yeux 2 (The Hills Have Eyes Part II)
1986 : L'Amie Mortelle (Deadly Friend)
1988 : L'Emprise des Ténèbres (The Serpent and the Rainbow)
1989 : Shocker
1991 : Le Sous-Sol de la Peur (The People Under the Stairs)
1994 : Freddy sort de la Nuit (New Nightmare)
1995 : Un Vampire à Brooklyn (Vampire in Brooklyn)
1996 : Scream
1997 : Scream 2
1999 : La Musique de mon Cœur (Music of the Heart)
2000 : Scream 3
2005 : Cursed
2005 : Red Eye : Sous Haute Pression (Red Eye)
2010 : My Soul to Take
2011 : Scream 4

Court métrage
2006 : Paris, je t'aime - segment Père-Lachaise

Téléfilm
1978 : L'Été de la peur (Stranger in Our House)
1984 : Invitation pour l'enfer (Invitation to Hell)
1985 : Terreur froide (Chiller)
1986 : Casebusters
1990 : Night Visions

Acteur





Wes Craven réalise fréquemment des caméos dans ses films :
1973 : It Happened in Hollywood : King's Litter Bearer
1975 : Fireworks Woman : Sinister Man
1976 : Sweet Cakes : The Photographer
1989 : Shocker : Man Neighbor
1993 : Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) (TV) : Pasty Faced Man
1994 : Freddy sort de la nuit : lui-même
1995 : Terreur (The Fear) : Dr. Arnold
1996 : Shadow Zone: The Undead Express (TV) : Counsellor
1996 : Scream : Fred the Janitor
1997 : Scream 2 : Doctor
1998 : Welcome to Hollywood d'Adam Rifkin et Tony Markes : Lui-même
2000 : Scream 3 : Le visiteur de studios tour avec le caméscope derrière Jay et Silent Bob, qui se retourne et regarde dans la même direction qu'eux
2001 : Jay et Bob contre-attaquent de Kevin Smith : lui-même
2005 : Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) : Airline Passenger
2006 : Paris, je t'aime : segment 8e arrondissement (Quartier de la Madeleine): le mort
2008 : Chronique des morts-vivants : un officier
2013 : Castle - Saison 5 : lui-même

Producteur





1971 : L'Amour à deux (Together)
1981 : Kent State (TV)
1987 : Les Griffes du cauchemar (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)
1989 : Shocker
1990 : Night Visions (TV)
1991 : Le Sous-sol de la peur (The People Under the Stairs)
1993 : Laurel Canyon (TV)
1994 : Freddy sort de la nuit (New Nightmare)
1995 : Peur panique (The Outpost) (également connu sous le titre Le Voleur d'âmes)
1997 : Wishmaster
1998 : Hollyweird (TV)
1998 : Carnival of Souls
1998 : Acrophobie (Don't Look Down) (TV)
2000 : Dracula 2001 (Dracula 2000)
2002 : They Shoot Divas, Don't They? (TV)
2005 : Feast
2006 : La colline a des yeux (The Hills Have Eyes)
2006 : The Breed
2007 : La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes II)
2009 : La Dernière Maison sur la gauche
2015 - présent : Scream (TV)

Scénariste





1971 : L'Amour à deux (Together)
1972 : La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left)
1977 : La colline a des yeux (The Hills Have Eyes)
1978 : The Evolution of Snuff
1981 : La Ferme de la terreur (Deadly Blessing)
1982 : La Créature du marais (Swamp Thing)
1984 : Les Griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street)
1985 : La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes Part II)
1987 : Les Griffes du cauchemar (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)
1989 : Shocker
1990 : Night Visions (TV)
1991 : Le Sous-sol de la peur (The People Under the Stairs)
1995 : Freddy sort de la nuit (A new Nightmare)
2006 : Paris, je t'aime : (segment "20e arrondissement (Père-Lachaise) ")
2006 : Pulse
2010 : My Soul to Take
2011 : Scream 4







Hayao Miyazaki (Princesse Mononoké) [Réalisateur, animateur, scénariste, producteur] [GON] - Dim 19 Déc 2010 - 19:21










# Bloc Technique
Nom : 宮崎 駿, Miyazaki Hayao
Date de naissance : 5 janvier 1941
Lieu de naissance : Tokyo (Japon)
Profession : Animateur, Réalisateur, Scénariste, Écrivain, Mangaka
Nationalité : Japonaise






# Description reprise sur wikipedia

Hayao Miyazaki (宮崎 駿, Miyazaki Hayao), né le 5 janvier 1941 à Tokyo, est un animateur, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain et mangaka japonais.
Cofondateur du Studio Ghibli avec Isao Takahata, il obtient une renommée internationale grâce à son talent de conteur et ses films d'animation.
Il est considéré comme l'un des cinéastes les plus accomplis de l'histoire de l'animation.

Né dans le quartier de Bunkyō à Tokyo, Miyazaki s'intéresse très tôt aux mangas et à l'animation et rejoint Toei Animation en 1963.
Pendant ses premières années au studio, il travaille comme intervalliste et collabore ensuite avec le réalisateur Isao Takahata.
Au sein de Toei, Miyazaki contribue notamment aux films Doggie March et Garibā no uchū ryokō. Il fournit des animations clés à d'autres films de Toei, comme Le Chat botté et L'Île au trésor, avant de passer à A-Pro en 1971, où il coréalise Edgar de la Cambriole aux côtés de Takahata.
Après être passé chez Zuiyō Eizō (connu plus tard sous le nom de Nippon Animation) en 1973, Miyazaki travaille comme animateur sur World Masterpiece Theater, et réalise la série télévisée Conan, le fils du futur (1978).
Il rejoint la Tokyo Movie Shinsha en 1979 pour réaliser son premier long métrage Le Château de Cagliostro ainsi que la série télévisée Sherlock Holmes.
À la même époque, il écrit et illustre le manga Nausicaä de la Vallée du Vent (1982-1994), et il réalise également son adaptation cinématographique de 1984, produite par Topcraft.

Miyazaki cofonde le Studio Ghibli en 1985.
Il réalise de nombreux films avec Ghibli, dont Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989) et Porco Rosso (1992).
Ces films connaissent un succès critique et commercial au Japon.
Le film suivant de Miyazaki, Princesse Mononoké, est le premier film d'animation à remporter le Japan Academy Prize du film de l'année, et devient à sa sortie en 1997 le plus gros succès commercial de l'histoire du box-office japonais ; sa distribution dans le monde occidental accroît considérablement la popularité et l'influence de Ghibli en dehors du Japon.
Son film Le Voyage de Chihiro, sorti en 2001, devient le film le plus rentable de l'histoire du Japon, remporte l'Oscar du meilleur film d'animation et est souvent classé parmi les plus grands films des années 2000. Les films ultérieurs de Miyazaki — Le Château ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008) et Le vent se lève (2013) — connaissent eux aussi un succès critique et commercial.
Bien qu'après la sortie du Vent se lève Miyazaki déclare cesser les longs métrages, en 2023 sort le long métrage Le Garçon et le Héron.

Les œuvres de Miyazaki sont caractérisées par la récurrence de thèmes tels que la relation de l'humanité avec la nature et la technologie, la salubrité des modes de vie naturels et traditionnels, l'importance de l'art et de l'artisanat, et la difficulté de maintenir une éthique pacifiste dans un monde violent.
Les protagonistes de ses films sont souvent des filles ou des jeunes femmes fortes, et plusieurs de ses films présentent des protagonistes moralement ambigus dotés de qualités rédemptrices.
Les œuvres de Miyazaki sont très appréciées et récompensées ; le réalisateur est nommé personne de mérite culturel pour ses contributions culturelles exceptionnelles en novembre 2012 et reçoit l'Oscar d'honneur pour son impact sur l'animation et le cinéma en novembre 2014.
Miyazaki est cité comme une source d'inspiration pour de nombreux animateurs, réalisateurs et écrivains.




# Biographie reprise sur wikipedia


Enfance et jeunesse


Hayao Miyazaki naît le 5 janvier 1941 à Tokyo dans le quartier d’Akebono dans l’arrondissement de Bunkyō.
Il est le deuxième d’une fratrie de quatre garçons.
Son père, Katsuji Miyazaki (né en 1915), est alors directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique appartenant à son frère (l’oncle de Hayao) qui fabrique des gouvernes pour des avions de chasse de type zéro pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette entreprise permet à la famille Miyazaki de demeurer prospère pendant les premières années de sa vie.
Le père de Miyazaki aime acheter des tableaux et les montrer à ses invités, mais il n'a guère de connaissances artistiques.
Il déclare s'être engagé dans l'armée impériale japonaise vers 1940 ; après avoir déclaré à son commandant qu'il ne souhaite pas se battre à cause de sa femme et de son jeune enfant, il est libéré après un sermon sur le manque de loyauté.
Selon Miyazaki, son père lui raconte souvent ses exploits, et affirme avoir continué à fréquenter les boîtes de nuit après avoir eu 70 ans.
Katsuji Miyazaki décède le 18 mars 1993.
Après sa mort, Miyazaki considère qu'il a souvent eu une vision négative de son père et que celui-ci n'a jamais rien dit de « noble ou d'inspirant ».
Il regrette de ne pas avoir eu de discussion sérieuse avec son père et pense avoir hérité de ses « sentiments anarchistes et de son manque d'intérêt pour les contradictions ».

Miyazaki note que certains de ses premiers souvenirs sont ceux de « villes bombardées ».
En 1944, alors qu'il a trois ans, sa famille est évacuée à Utsunomiya.
Après le bombardement de la ville en juillet 1945, sa famille et lui sont évacués à Kanuma, également située dans la préfecture de Tochigi au nord de Tokyo.
Le bombardement laisse une impression durable sur Miyazaki, alors âgé de quatre ans.
Enfant, Miyazaki souffre de problèmes digestifs et on lui dit qu'il ne vivra pas plus de 20 ans, lui donnant l'impression d'être un paria.
De 1947 à 1955, Yoshiko, la mère de Miyazaki, souffre du Mal de Pott, une forme de tuberculose ; elle passe les premières années à l'hôpital avant d'être soignée à la maison.
Yoshiko, qui est frugale, est décrite comme une femme intelligente, plutôt réservée et stricte, qui remet régulièrement en question les « normes socialement acceptées ».
Elle est la plus proche de Miyazaki et exerce une forte influence sur lui et sur ses œuvres ultérieures.
Yoshiko Miyazaki meurt en juillet 1983 à l'âge de 72 ans.

Miyazaki entre à l'école en 1947, dans une école primaire d'Utsunomiya, où il suit les cours de la première à la troisième année.
Après le retour de sa famille au quartier Suginami de Tokyo, Miyazaki termine sa quatrième année à l'école élémentaire Ōmiya et la cinquième à l'école élémentaire Eifuku, qui vient d'être créée après avoir été séparée de l'école élémentaire Ōmiya.
Après avoir obtenu son diplôme d'Eifuku en faisant partie de la première classe de diplômés, il fréquente le collège Ōmiya.
Il aspire à devenir un dessinateur de manga, mais découvre qu'il ne sait pas dessiner les gens ; à la place, il ne dessine que des avions, des chars et des cuirassés pendant des années.
Miyazaki est influencé par des dessinateurs de manga, comme Tetsuji Fukushima, Soji Yamakawa et Osamu Tezuka.
Prenant conscience qu’il ne fait que copier le style de Tezuka, il brûle tous les mangas qu’il a dessinés, estimant que cela entrave son propre développement en tant qu'artiste.
À cette époque, Miyazaki va souvent voir des films avec son père, qui est un cinéphile passionné ; parmi les films qui le marquent figurent Le Repas (めし, Meshi, 1951) et Tasogare Sakaba (1955).

Après avoir obtenu son diplôme du collège Ōmiya, Miyazaki entre au lycée de Toyotama.
Au cours de sa troisième et dernière année, il découvre le premier long métrage d'animation en couleur du Japon, Le Serpent blanc (白蛇伝, Hakuja den, 1958), qui suscite son intérêt pour l'animation ; il sort en cachette regarder le film au lieu d'étudier pour ses examens d'entrée.
Le film est une révélation pour Miyazaki, qui raconte plus tard être tombé amoureux de l'héroïne du film, Pai-nyan, et en avoir pleuré toute la nuit, profondément affecté.
Il affirme avoir été « ému jusqu'au plus profond de [son] âme » et que « l'univers pur et sincère du film » a fait ressortir un aspect de lui qui « aspirait désespérément à valoriser le monde plutôt qu'à le renier ».
Après avoir obtenu son diplôme à Toyotama, Miyazaki s'inscrit au département d'économie politique de l'Université Gakushuin, avec une spécialisation en théorie industrielle japonaise.
Il rejoint le « Club de recherche sur la littérature pour enfants », ce qui se rapproche le plus à l'époque d'un club de bande dessinée.
Il est parfois le seul membre du club. Pendant son temps libre, Miyazaki rend visite à son professeur d'art du collège et dessine dans son atelier, où ils boivent tous les deux et « parlent de politique, de la vie, de toutes sortes de choses ».
À cette époque, il dessine également des mangas ; il ne termine jamais ses récits, mais accumule des milliers de pages de débuts d'histoires.
Il approche aussi fréquemment les éditeurs de mangas pour louer leurs histoires.
En 1960, Miyazaki assiste aux manifestations contre l'Anpo, ayant développé un intérêt après avoir vu des photographies dans l'Asahi Graph ; à ce moment-là, il est trop en retard pour participer aux manifestations.
Miyazaki est diplômé de Gakushuin en 1963 avec des diplômes en sciences politiques et en économie.

Début de carrière


Miyazaki commence sa carrière en 1963 au studio Toei ; c'est la dernière année où la société embauche régulièrement.
Il perçoit un salaire de dix-neuf mille cinq cents yens, tandis que le loyer de son petit appartement dans le quartier Nerima lui coûte six mille yens.
Miyazaki travaille comme intervalliste sur le film d'animation Doggie March (わんわん忠臣蔵, Wanwan Chūshingura) et série télévisée d'animation Ken, l'enfant-loup (狼少年ケン, Ōkami shōnen Ken), tous deux réalisés en 1963.
Il travaille également sur Garibā no uchū ryokō (の宇宙旅行, 1964).
Quand des troubles syndicaux éclatent en 1964 au sein du studio, Miyazaki prend la tête des manifestants et devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs.
Miyazaki travaille ensuite comme animateur en chef, concepteur artistique et chef décorateur sur Horus, prince du Soleil (太陽の王子ホルスの大冒険, Taiyo no oji : Horusu no daiboken, 1968).
Tout au long de la production du film, Miyazaki travaille en étroite collaboration avec son mentor, Yasuo Ōtsuka, dont la vision de l'animation influence profondément son travail.
Réalisé par Isao Takahata, avec qui Miyazaki continue de collaborer jusqu'à la fin de sa carrière, le film est très apprécié et considéré comme une œuvre charnière dans l'évolution de l'animation.
Miyazaki s'installe dans une résidence à Ōizumigakuenchō en avril 1969, après la naissance de son deuxième fils.

Sous le pseudonyme d'Akitsu Saburō (秋津 三朗), Miyazaki écrit et illustre le manga Le Peuple du désert (砂漠の民, Sabaku no tami), publié en 26 épisodes entre septembre 1969 et mars 1970 dans le Shōnen shōjo shinbun (少年少女新聞, littéralement Journal des garçons et des filles).
Il est influencé par des histoires illustrées comme Evil Lord of the Desert (沙漠の魔王, Sabaku no maō).
Miyazaki réalise également l'animation principale du film Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko, 1969), réalisé par Kimio Yabuki.
Il crée une série manga de 12 chapitres pour la promotion du film, publiée dans l'édition dominicale du Tokyo Shimbun de janvier à mars 1969.
Miyazaki propose plus tard des scènes dans le scénario de Le Vaisseau fantôme volant (空飛ぶゆうれい船, Sora tobu yûreisen, 1969), dans lesquelles des chars militaires provoquent une hystérie collective dans le centre-ville de Tokyo, et est engagé pour faire le story-board et l'animation des scènes.
En 1970, Miyazaki déménage à Tokorozawa.
L'année suivante, il développe la structure, les personnages et les dessins pour l'adaptation de L'Île au trésor d'Hiroshi Ikeda ; il crée l'adaptation manga en 13 parties, imprimée dans le Tokyo Shimbun de janvier à mars 1971.
Miyazaki fournit également l'animation clé pour Ali Baba et les quarante voleurs (アリババと40匹の盗賊, Alibaba to yonjūbiki no tōzoku, 1971).

En août 1971, Miyazaki quitte Toei et rejoint Isao Takahata et Yōichi Kotabe aux studios A-Pro, où il réalise ou co-réalise avec Takahata 23 épisodes de Edgar de la Cambriole (ルパン三世, Rupan Sansei, aussi connue sous le nom de Lupin the Third Part I), souvent sous le pseudonyme de Teruki Tsutomu (照樹 務).
Les deux hommes préparent le tournage d'une série basée sur les livres d'Astrid Lindgren, Fifi Brindacier, en concevant de nombreux storyboards ; la série est annulée après que Miyazaki et Takahata n'ont pas réussi à rencontrer Lindgren, et la permission de terminer la série leur est refusée.
En 1972 et 1973, Miyazaki écrit, conçoit et anime deux courts métrages Panda Petit Panda (パンダ・コパンダ, Panda Kopanda), réalisés par Takahata.
Après être passés de A-Pro à Zuiyō Eizō en juin 1973, Miyazaki et Takahata travaillent sur World Masterpiece Theater (世界名作劇場, Sekai meisaku gekijō), qui présente leur série d'animation Heidi (アルプスの少女ハイジ, Arupusu no Shōjo Haiji), une adaptation de Heidi de Johanna Spyri. Zuiyō Eizō devient en juillet 1975 Nippon Animation.
Miyazaki réalise également la série télévisée Conan, le fils du futur (未来少年コナン, Mirai Shōnen Conan, 1978), une adaptation du roman Après la vague d'Alexander Key.

Avancée


Miyazaki quitte Nippon Animation en 1979, pendant la production d'Anne… la maison aux pignons verts (赤毛のアン, Akage no An) ; il assure la conception et l'organisation des scènes des quinze premiers épisodes.
Il passe chez Telecom Animation Film, une filiale de TMS Entertainment, pour réaliser son premier long métrage d'animation, Le Château de Cagliostro (ルパン三世カリオストロの城, Rupan sansei: Kariosutoro no shiro, 1979), un film Lupin III.
Dans le cadre de ses fonctions à Telecom, Miyazaki contribue à la formation des nouveaux animateurs.
Miyazaki réalise six épisodes de Sherlock Holmes (名探偵ホームズ, Meitantei Hōmuzu) en 1981, jusqu'à ce que des problèmes avec la succession de Sir Arthur Conan Doyle entraînent une suspension de la production ; Miyazaki est occupé ailleurs lorsque ces problèmes sont résolus, et les épisodes restants sont réalisés par Kyosuke Mikuriya.
Ils sont diffusés de novembre 1984 à mai 1985.
Miyazaki illustre également le roman graphique Le Voyage de Shuna (シュナの旅, Shuna no tabi), inspirée du conte populaire tibétain Le prince qui est devenu un chien.
Le roman est publié par Tokuma Shoten en juin 1983, et est adapté à la radio en 1987.
Les Notes de rêveries de Hayao Miyazaki (宮崎駿の雑想ノート, Miyazaki Hayao no Zassō nōto) sont aussi publiées de manière irrégulière entre novembre 1984 et octobre 1994 dans Model Graphix ; certaines de ces histoires sont diffusées à la radio en 1995.

Après la sortie du Château de Cagliostro, Miyazaki réfléchit à une adaptation en film d'animation de la bande dessinée Rowlf de Richard Corben et soumet l'idée à Yutaka Fujioka de TMS.
En novembre 1980, une proposition est formulée pour acquérir les droits du film.
À cette époque, Miyazaki est également sollicité par la rédaction d'Animage pour une série d'articles de magazine.
Au cours de conversations ultérieures, il montre ses carnets de croquis et discute de ses idées d'animation avec les rédacteurs Toshio Suzuki et Osamu Kameyama, qui voient le potentiel d'une collaboration pour leur développement en animation.
Deux projets sont proposés : Warring States Demon Castle (戦国魔城, Sengoku ma-jō), qui se déroule durant l'époque Sengoku, et l'adaptation de Rowlf.
Les deux sont rejetés, car la société n'est pas disposée à financer des animations qui ne sont pas basées sur des mangas existants et parce que les droits de l'adaptation de Rowlf ne sont pas obtenus.
Un accord est conclu pour que Miyazaki développe ses croquis et ses idées dans un manga pour le magazine, à condition qu'il ne soit jamais transformé en film.
Le manga — intitulé Nausicaä de la Vallée du Vent — est publié de février 1982 à mars 1994.
L'histoire, telle qu'elle est réimprimée dans les volumes tankōbon, s'étend sur sept volumes pour un total combiné de 1 060 pages.
Miyazaki dessine les épisodes principalement au crayon, et le manga est imprimé en monochrome à l'encre aux tons sépia.
Miyazaki démissionne de Telecom Animation Film en novembre 1982.

Après le succès de Nausicaä de la Vallée du Vent, Yasuyoshi Tokuma, le fondateur de Tokuma Shoten, encourage Miyazaki à travailler sur son adaptation cinématographique.
Miyazaki refuse dans un premier temps, puis accepte à condition de la réaliser.
L'empoisonnement au mercure de la baie de Minamata et la réaction de la nature à l'incident, qui prospère dans un environnement empoisonné, inspire à Miyazaki le monde pollué du film.
Pour réaliser l'animation du film, Miyazaki et Takahata choisissent le petit studio Topcraft, estimant que le talent artistique du studio permettrait de retranscrire l'atmosphère sophistiquée du manga au cinéma.
La préproduction commence le 31 mai 1983 ; Miyazaki rencontre des difficultés dans la création du scénario, avec seulement seize chapitres du manga à travailler.
Takahata fait appel au musicien expérimental et minimaliste Joe Hisaishi pour composer la musique du film.
Nausicaä de la Vallée du Vent sort le 11 mars 1984 et rapporte 1,48 milliard de yens au box-office.
Le film est souvent considéré comme l'œuvre pivot de Miyazaki, qui a consolidé sa réputation en tant qu'animateur.
Il est loué pour sa représentation positive des femmes, en particulier celle du personnage principal Nausicaä.
Des critiques ont affirmé que Nausicaä de la Vallée du Vent aborde des thèmes pacifistes et féministes, mais Miyazaki n'est pas de cet avis et prétend qu'il ne cherche qu'à divertir.
La réussite de l'adaptation cinématographique du manga ouvre la voie à d'autres collaborations.
En avril 1984, Miyazaki ouvre son propre bureau dans le quartier de Suginami, qu'il nomme Nibariki.

Studio Ghibli



Premiers films (1985-1996)
En juin 1985, Miyazaki, Takahata, Tokuma et Suzuki fondent la société de production d'animation Studio Ghibli, avec le financement de Tokuma Shoten.
Le premier film du Studio Ghibli, Le Château dans le ciel (天空の城ラピュタ, Tenkū no shiro Rapyuta, 1986), est réalisé par la même équipe que Nausicaä.
Miyazaki s'inspire de l'architecture grecque et des « modèles urbanistiques européens » pour concevoir le décor du film.
Une partie de l'architecture du film s'inspire également d'une ville minière galloise ; Miyazaki a en effet assisté à la grève des mineurs lors de sa première visite au Pays de Galles en 1984 et dit avoir admiré le dévouement des mineurs à leur travail et à leur communauté.
Le film suivant de Miyazaki, Mon voisin Totoro (となりのトトロ, Tonari no Totoro), sort en même temps que Le Tombeau des lucioles (火垂るの墓, Hotaru no haka) de Takahata en avril 1988 afin de préserver la situation financière du Studio Ghibli.
Le travail simultané sur les deux films est chaotique pour les artistes du studio.
Mon voisin Totoro traite de la relation entre l'environnement et l'humanité, contrairement à Nausicaä, qui met l'accent sur les effets négatifs de la technologie sur la nature.
Bien que le film soit acclamé par la critique, il ne connaît pas de succès au box-office.
Cependant, les produits dérivés du film connaissent un grand succès, et le film est depuis considéré comme un classique.

En 1987, le Studio Ghibli acquiert les droits pour créer une adaptation cinématographique du roman Kiki la petite sorcière (魔女の宅急便, Majo no takkyūbin) d’Eiko Kadono.
Le travail de Miyazaki sur Mon voisin Totoro l'empêche de réaliser l'adaptation.
Le film doit donc initialement être réalisé par Sunao Katabuchi et écrit par Nobuyuki Isshiki, mais Miyazaki, mécontent du script, finit par reprendre la réalisation du film.
Kadono est mécontente des différences entre le livre et le scénario.
Miyazaki et Suzuki lui rendent visite et l'invitent au studio, à la suite de quoi elle leur donne son feu vert.
Le film doit initialement être une émission de 60 minutes, mais il devient un long métrage après que Miyazaki achève les storyboards et le scénario.
La première de Kiki la petite sorcière a lieu le 29 juillet 1989.
Le film rapporte 2,15 milliards de yens au box-office et devient le film le plus rentable au Japon en 1989.

De mars à mai 1989, le manga Hikōtei jidai (飛行艇時代) de Miyazaki est publié dans le magazine Model Graphix.
Miyazaki entame la production d'un film de 45 minutes basé sur le manga, destiné à être projeté sur les vols de la compagnie aérienne Japan Airlines ; Suzuki le transforme finalement en long métrage, intitulé Porco Rosso (紅の豚, Kurenai no buta), alors que les attentes grandissent.
En raison de la fin de la production de Souvenirs goutte à goutte (おもひでぽろぽろ, Omoide poro poro, 1991) de Takahata, Miyazaki gère d'abord la production de Porco Rosso de manière indépendante.
Le déclenchement des guerres de Yougoslavie en 1991 affecte Miyazaki, ce qui confère au film un ton plus sombre.
Miyazaki déclare plus tard que le film est « absurde », car il estime que ses thèmes matures ne conviennent pas aux enfants.
Le film aborde des thèmes anti-guerre, abordés à nouveau dans ses films ultérieurs.
Japan Airlines reste un investisseur important du film, ce qui fait qu'il est d'abord présenté comme un film à visionner à bord d'un avion, avant de sortir en salles le 18 juillet 1992.
Le film connaît un succès critique et commercial, et reste le film d'animation le plus rentable au Japon pendant des années.

Le Studio Ghibli installe son siège à Koganei, Tokyo, en août 1992.
En novembre 1992, deux spots télévisés réalisés par Miyazaki sont diffusés par la chaîne Nippon Television (NTV) : Sora Iro no Tane, un spot de 90 secondes basé sur l'histoire illustrée Sora Iro no Tane (そらいろのたね) de Rieko Nakagawa et Yuriko Omura, et commandé pour célébrer le quarantième anniversaire de NTV ; et Nandarou, diffusé sous la forme d'un spot de 15 secondes et de quatre spots de 5 secondes, centré sur une créature indéfinissable qui devient la mascotte de NTV.
En parallèle, Miyazaki conçoit les storyboards et écrit le scénario de Si tu tends l’oreille (耳をすませば, Mimi o sumaseba, 1995), réalisé par Yoshifumi Kondō.

Essor mondial (1997-2008)
Miyazaki dessine les story-boards initiaux de Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke hime) en août 1994, basés sur des pensées et des croquis préliminaires datant de la fin des années 1970.
Alors qu'il souffre du syndrome de la page blanche, Miyazaki accepte de réaliser On Your Mark, un clip musical pour la chanson du même nom du groupe j-pop Chage and Aska.
Dans le clip, Miyazaki expérimente l'animation par ordinateur en complément de l'animation traditionnelle, une technique qu'il réutilise ensuite pour Princesse Mononoké.
On Your Mark est exploité en tant que court-métrage, en ouverture du film Si tu tends l'oreille.
Malgré la popularité du clip, Suzuki estime qu'il n'a pas fait l'objet de toute l'attention nécessaire.

En mai 1995, Miyazaki emmène un groupe d'artistes et d'animateurs dans les forêts anciennes de Yaku-shima et dans les montagnes de Shirakami-Sanchi, pour prendre des photos et faire des croquis.
Les paysages de Princesse Mononoké sont inspirés de Yakushima.
Dans le film, Miyazaki revisite les thèmes écologiques et politiques de Nausicaä de la Vallée du Vent.
Miyazaki supervise les 144 000 celluloïds du film, dont environ 80 000 sont des animations clés.
Princesse Mononoké est réalisé avec un budget estimé à 2,35 milliards de yens (environ 23,5 millions de dollars américains), ce qui en fait le film le plus cher du Studio Ghibli à l'époque.
Sur les quinze minutes du film qui font appel à l'animation par ordinateur, environ cinq minutes utilisent des techniques telles que le rendu 3D, la composition numérique et une texture ; les dix minutes restantes utilisent l'encre et la peinture. Initialement, 5 000 images du film doivent être peintes numériquement, mais les contraintes de temps doublent le chiffre.

Lors de sa sortie le 12 juillet 1997, Princesse Mononoké est acclamé par la critique, et devient le premier film d'animation à remporter le Japan Academy Prize du film de l'année.
Le film connaît également un succès commercial, avec un total de 14 milliards de yens (148 millions de dollars), et devient le film le plus rentable au Japon pendant quelques mois.
Miramax achète les droits de distribution du film pour l'Amérique du Nord ; c'est la première fois que le Studio Ghibli bénéficie d'une distribution importante en salles aux États-Unis.
Bien qu'il ne connaisse pas un grand succès au box-office, rapportant seulement 3 millions de dollars américains, le film est considéré comme l'introduction du Studio Ghibli au reste du monde.
Miyazaki déclare que Princesse Mononoké est son dernier film.

Tokuma Shoten fusionne avec Studio Ghibli en juin 1997.
Miyazaki passe ses vacances dans un chalet de montagne avec sa famille et cinq petites filles d'amis de la famille.
Il se rend compte alors qu'il n'a jamais réalisé de film pour des filles de 10 ans, et entreprend de le faire.
Il lit des magazines de manga Shōjo comme Nakayoshi et Ribon pour s'en inspirer, mais estime qu'ils ne proposent que des sujets sur « les coups de foudre et les histoires d'amour », qui ne sont pas selon lui ce qui leur tient le plus à cœur.
Il réalise donc un film sur une héroïne féminine qu'elles admireraient.
La production du film, intitulé Le Voyage de Chihiro (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no kamikakushi), a en 2000 un budget de 1,9 milliard de yens (15 millions de dollars).
Comme pour Princesse Mononoké, l'équipe du film expérimente l'animation par ordinateur, mais l'utilise seulement de manière à améliorer l'histoire et non pour « attirer l'attention ».
Le Voyage de Chihiro aborde des thèmes comme l'avidité des hommes et décrit un voyage dans le royaume des esprits.
Le film sort en salles le 20 juillet 2001 ; il est acclamé par la critique et est considéré comme l'un des plus grands films des années 2000.
Il remporte le Japan Academy Prize du film de l'année, l’Ours d'or du meilleur film et l'Oscar du meilleur film d'animation.
Le film connaît également un succès commercial, rapportant 30,4 milliards de yens (289,1 millions de dollars) au box-office.
Il devient le film le plus rentable au Japon, un record qu'il conserve pendant près de 20 ans.
Après la mort de Tokuma en septembre 2000, Miyazaki dirige son comité funéraire.

En septembre 2001, le Studio Ghibli annonce la production du Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro), d'après le roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones.
Mamoru Hosoda, de Toei Animation, est initialement sélectionné pour réaliser le film, puis récusé en raison de désaccords entre lui et les dirigeants du Studio Ghibli.
Miyazaki a l'idée de réaliser le film en lisant le roman de Jones, et est frappé par l'image d'un château se déplaçant dans la campagne ; le roman n'explique pas comment le château se déplace, ce qui explique les dessins de Miyazaki.
Il se rend à Colmar et à Riquewihr en Alsace, en France, pour étudier l'architecture et l'environnement du décor du film.
Il s'inspire également des notions de technologie du futur dans l'œuvre d'Albert Robida, ainsi que de l'« art de l'illusion » de l'Europe du XIXe siècle.
Le film est réalisé en numérique, mais les personnages et les décors sont dessinés à la main avant d'être numérisés.
Le film sort le 20 novembre 2004 et est largement salué par la critique.
Il reçoit le Prix Osella pour la meilleure contribution technique au 61e Festival international du film de Venise et est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.
Au Japon, le film rapporte 14,5 millions de dollars lors de sa première semaine d'exploitation, ce qui constitue un record.
Il reste l'un des plus gros succès du cinéma japonais, avec des recettes mondiales s'élevant à plus de 19,3 milliards de yens.
En 2005, Miyazaki reçoit le Lion d'or pour sa carrière au 62e Festival international du film de Venise.

En mars 2005, le Studio Ghibli se sépare de Tokuma Shoten.
Dans les années 1980, Miyazaki contacte Ursula K. Le Guin pour lui faire part de son intérêt pour une adaptation des romans du Cycle de Terremer ; ignorant tout du travail de Miyazaki, elle décline l'offre.
Après avoir regardé Mon voisin Totoro des années plus tard, Le Guin approuve le projet d'adaptation.
Elle rencontre Suzuki en août 2005, qui souhaite que le fils de Miyazaki, Gorō, réalise le film, Miyazaki ayant souhaité prendre sa retraite.
Déçue que Miyazaki ne réalise pas le film, mais sachant qu'il superviserait le travail de son fils, Le Guin approuve la production du film.
Plus tard, Miyazaki s'oppose et critique publiquement le choix de Gorō au poste de réalisateur.
Après avoir visionné le film, Miyazaki écrit un message pour son fils : « Le film est fait de manière honnête, donc il est bon ».

Miyazaki conçoit les couvertures de mangas en 2006, dont A Trip to Tynemouth ; il travaille également comme éditeur et crée un court manga pour le livre.
La production du film suivant de Miyazaki, Ponyo sur la falaise (崖の上のポニョ, Gake no ue no Ponyo), débute en mai 2006.
Il s'inspire initialement de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, mais s'affranchit peu à peu de cette influence pour prendre sa propre forme.
Miyazaki souhaite que le film célèbre l'innocence et la gaieté de l'univers enfantin.
Il a au départ l'intention de n'utiliser que de l'animation traditionnelle, et est étroitement impliqué dans la conception du film.
Il préfère dessiner lui-même la mer et les vagues, par goût de l'expérimentation.
Ponyo comporte 170 000 images, un record pour Miyazaki.
Le village de bord de mer du film est inspiré de Tomonoura, une ville du parc national de Setonaikai, où Miyazaki séjourne en 2005.
Le personnage principal, Sōsuke, est inspiré de Gorō.
Lors de sa sortie le 19 juillet 2008, Ponyo est acclamé par la critique, et reçoit le prix du Meilleur film d'animation lors de la 32e édition des Japan Academy Prize.
Le film constitue également un succès commercial, rapportant 10 milliards de yens (93,2 millions de dollars américains) au cours de son premier mois d'exploitation et 15,5 milliards de yens à la fin de 2008, le classant parmi les films les plus rentables au Japon.

Films récents (depuis 2009)
Au début de l'année 2009, Miyazaki écrit un manga intitulé Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu), racontant l'histoire du concepteur de chasseurs Mitsubishi A6M Zero, Jirō Horikoshi.
Le manga est publié pour la première fois dans deux numéros du magazine Model Graphix, parus les 25 février et 25 mars 2009.
Miyazaki coécrit ensuite le scénario d'Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs (借りぐらしのアリエッティ, Karigurashi no Arietti, 2010) et de La Colline aux coquelicots (コクリコ坂から, Kokuriko zaka kara, 2011), réalisés respectivement par Hiromasa Yonebayashi et Gorō Miyazaki.
Miyazaki souhaite que son prochain film soit une suite de Ponyo, mais Suzuki le convainc d'adapter plutôt Le vent se lève au cinéma.
En novembre 2012, le Studio Ghibli annonce la production de Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze Tachinu), basé sur le manga du même nom, qui doit sortir en parallèle avec Le Conte de la princesse Kaguya (かぐや姫の物語, Kaguya-hime no monogatari), réalisé par Takahata.

Miyazaki trouve l'inspiration du film Le vent se lève après avoir lu une citation d'Horikoshi : « Tout ce que je voulais, c'était faire quelque chose de beau ».
Des scènes du film sont inspirées du roman de Tatsuo Hori, Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu), dans lequel Hori raconte son expérience de vie avec sa fiancée avant qu'elle ne meure de la tuberculose.
Le nom du personnage principal féminin, Naoko Satomi, est emprunté d'un roman de Hori, Naoko (菜穂子).
Le vent se lève continue de refléter la position pacifiste de Miyazaki, poursuivant les thèmes de ses œuvres précédentes, bien que Miyazaki ait déclaré que condamner la guerre n'est pas l'intention du film.
Le film sort le 20 juillet 2013 et est acclamé par la critique.
Il remporte le prix du Meilleur film d'animation lors de la 37e édition des Japan Academy Prize et est nommé au prix du meilleur film d'animation lors de la 86e cérémonie des Oscars.
Il connaît également un succès commercial, rapportant 11,6 milliards de yens (110 millions de dollars) au box-office japonais, devenant ainsi le film le plus rentable au Japon en 2013.

En septembre 2013, Miyazaki annonce prendre sa retraite comme réalisateur en raison de son âge, mais souhaite continuer à travailler sur les expositions du musée Ghibli.
En novembre 2014, Miyazaki reçoit un Oscar d'honneur.
Il développe Boro la petite chenille (毛虫のボロ, Kemushi no boro), un court-métrage d'animation par ordinateur dont il a été question pour la première fois pendant la préproduction de Princesse Mononoké156. Le film est projeté en exclusivité au musée Ghibli en juillet 2017157. Il travaille également sur un manga de samouraïs sans titre.
En août 2016, Miyazaki propose un nouveau long-métrage, Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか), sur lequel il a travaillé sans recevoir d'approbation officielle.
Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon de quinze ans qui vit chez son oncle.
En décembre 2020, Suzuki déclare que l'animation du film est « à moitié terminée » et ajoute qu'il ne prévoit pas la sortie du film avant trois ans.

En janvier 2019, il est signalé que Vincent Maraval, un collaborateur fréquent de Miyazaki, a suggéré dans un tweet que ce dernier aurait des plans pour un autre film en préparation.
En février 2019, un documentaire en quatre parties est diffusé sur la chaîne de télévision japonaise NHK, intitulé 10 Years with Hayao Miyazaki, montre l'élaboration de ses films dans son studio privé.
En 2019, Miyazaki approuve une adaptation musicale de Nausicaä de la Vallée du Vent, telle qu'elle est interprétée par une troupe de kabuki.

Le film Le Garçon et le Héron sort au Japon le 14 juillet 2023, et en France le 1 novembre 2023.





# Filmographie


Réalisateur


Longs métrages

  • 1979 : Le Château de Cagliostro (ルパン三世カリオストロの城, Rupan sansei: Kariosutoro no shiro)

  • 1984 : Nausicaä de la Vallée du Vent (風の谷のナウシカ, Kaze no tani no Naushika)

  • 1986 : Le Château dans le ciel (天空の城ラピュタ, Tenkū no shiro Rapyuta)

  • 1988 : Mon voisin Totoro (となりのトトロ, Tonari no Totoro)

  • 1989 : Kiki la petite sorcière (魔女の宅急便, Majo no takkyūbin)

  • 1992 : Porco Rosso (紅の豚, Kurenai no buta)

  • 1997 : Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke hime)

  • 2001 : Le Voyage de Chihiro (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no kamikakushi)

  • 2004 : Le Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro)

  • 2008 : Ponyo sur la falaise (崖の上のポニョ, Gake no ue no Ponyo)

  • 2013 : Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze Tachinu)

  • 2023 : Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか, Kimi-tachi wa dō ikiru ka)



Courts métrages

  • 1995 : On Your Mark (オン・ユア・マーク, On Yua Māku, clip vidéo)

  • 2001 : La Chasse à la baleine (くじらとり, Kujiratori)

  • 2002 : La grande excursion de Koro (コロの大さんぽ, Koro no Daisanpo)

  • 2002 : Mei et le Chatonbus (めいとこねこバス, Mei to Konekobasu)

  • 2002 : Machines volantes imaginaires (空想の空飛ぶ機械達, Kūsō no Sora Tobu Kikaitachi)

  • 2006 : À la recherche d'une maison (やどさがし, Yadosagashi)

  • 2006 : Monomon l'araignée d'eau (水グモもんもん, Mizugumo Monmon)

  • 2006 : Le jour où j'ai cultivé une étoile (星をかった日, Hoshi o Katta Hi)

  • 2010 : M. Pâte et la princesse Œuf (パン種とタマゴ姫, Pan-dane to Tamago-hime)

  • 2011 : La Chasse au trésor (たからさがし, Takara Sagashi)

  • 2018 : Boro la petite chenille (毛虫のボロ, Kemushi no boro)



Séries télévisées

  • 1971-1972 : Edgar de la Cambriole (ルパン三世, Lupin sansei, aussi connue sous le nom de Lupin The Third Part I) — coréalisateur avec Isao Takahata

  • 1978 : Conan, le fils du futur (未来少年コナン, Mirai shōnen Conan)

  • 1980 : Edgar, le détective cambrioleur (新 ルパン三世, Shin Rupan Sansei, aussi connue sous le nom de Lupin The Third Part II) — 2 épisodes, crédité sous le pseudonyme Tsutomu Teruki

  • 1984-1985 : Sherlock Holmes (名探偵ホームズ, Meitantei Hōmuzu) — 6 épisodes



Scénariste



  • 1972 : Panda Petit Panda (パンダ・コパンダ, Panda Kopanda) d'Isao Takahata

  • 1979 : Le Château de Cagliostro avec Haruya Yamazaki

  • 1984 : Nausicaä de la Vallée du Vent

  • 1986 : Le Château dans le ciel

  • 1988 : Mon voisin Totoro

  • 1989 : Kiki la petite sorcière

  • 1992 : Porco Rosso

  • 1995 : Si tu tends l’oreille (耳をすませば, Mimi o sumaseba) de Yoshifumi Kondō

  • 1997 : Princesse Mononoké

  • 2001 : Le Voyage de Chihiro

  • 2004 : Le Château ambulant

  • 2008 : Ponyo sur la falaise

  • 2010 : Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs (借りぐらしのアリエッティ, Karigurashi no Arietti) de Hiromasa Yonebayashi avec Keiko Neiwa

  • 2010 : Les Souris sumo (ちゅうずもう, Chu-zumo), court métrage d'Akihiro Yamashita

  • 2011 : La Colline aux coquelicots (コクリコ坂から, Kokuriko zaka kara) de Gorō Miyazaki avec Keiko Neiwa

  • 2013 : Le vent se lève

  • 2023 : Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか, Kimi-tachi wa dō ikiru ka)



Producteur



  • 1989 : Kiki la petite sorcière

  • 1991 : Souvenirs goutte à goutte (おもひでぽろぽろ, Omohide Poroporo) d'Isao Takahata

  • 1994 : Pompoko (平成狸合戦ぽんぽこ, Heisei tanuki gassen pompoko) d'Isao Takahata

  • 2002 : Le Royaume des chats (猫の恩返し, neko no ongaeshi) d’Hiroyuki Morita

  • 2006 : À la recherche d'une maison

  • 2006 : Monomon l'araignée d'eau

  • 2018 : Boro la petite chenille




Animateur



  • 1965 : Garibā no uchū ryokō (ガリバーの宇宙旅行) de Masao Kuroda et Sanae Yamamoto

  • 1968 : Horus, prince du Soleil (太陽の王子ホルスの大冒険, Taiyo no oji : Horusu no daiboken) d’Isao Takahata

  • 1969 : Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko) de Kimio Yabuki

  • 1969 : Le Vaisseau fantôme volant (空飛ぶゆうれい船, Sora tobu yūreisen) d'Hiroshi Ikeda

  • 1971 : Les Joyeux Pirates de l’île au trésor (どうぶつ宝島, Dobutsu Takarajima) d'Hiroshi Ikeda

  • 1972 : Panda Petit Panda d’Isao Takahata

  • 1973 : Panda Petit Panda : Le Cirque sous la pluie (パンダ・コパンダ 雨降りサーカスの巻`, Panda-Kopanda: Amefuri Circus no Maki) d’Isao Takahata




Mangas



  • 1969 : Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko)

  • 1969-1970 : Le Peuple du désert (砂漠の民, Sabaku no tami)

  • 1972 : L'Île au trésor (どうぶつ宝島, Dōbutsu Takarajima)

  • 1982-1994 : Nausicaä de la Vallée du Vent (風の谷のナウシカ, Kaze no tani no Naushika)

  • 1982 : À ma sœur (妹え, Imōto e)

  • 1983 : Le Voyage de Shuna (シュナの旅, Shuna no tabi)

  • 1989 : Hikōtei jidai (飛行艇時代, L'Ère des hydravions)

  • 1992 : Notes de rêveries de Hayao Miyazaki (宮崎駿の雑想ノート, Miyazaki Hayao no Zassō nōto)

  • 1994 : Le retour de Hans (ハンスの帰還, Hansu no Kikan)

  • 1994 : Dîner dans les airs (空中でお食事, Kûchû de Oshokuji)

  • 1998-1999 : Des tigres couverts de boue (泥まみれの虎, Doromamire no tora)

  • 2006 : Illusions de Westall - Une excursion à Tynemouth (ウェストール幻想 タインマスへの旅, Westôru Gensô - Tainmasu he no Tabi)

  • 2009 : Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu)

  • 2015 : Teppou Samurai (鉄炮侍)










Revenir en haut