LA communauté sur la culture Geek et Japonisante qui ne se prend pas la tête ! (Japanim', Geekeries, Bakattitude et tout ce qu'il faudra pour t'amuser joyeusement !)

Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €


54 résultats trouvés pour personnalité

Wes Craven [Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur] [GON] - Lun 31 Aoû 2015 - 23:34









Wes Craven, celui qui a fait quasiment tous les films d'horreur que j'ai vu en étant jeune, nous a quitté il y a un peu plus de 5 ans (en 2015)...

Je m'en vais donc recopier la fiche  wikipedia... Histoire de se remémorer son histoire !




 
# Bloc Technique
Nom de naissance : Wesley Earl Craven
Naissance : 2 août 1939, Cleveland, Ohio, États-Unis
Nationalité : Américaine
Décès : 30 août 2015 (à 76 ans)
Profession : Réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur
Films notables :
- La Dernière Maison sur la gauche (1972)
- La colline a des yeux (1977)
- Les Griffes de la nuit (1984)
- Freddy sort de la nuit (1994)
- Scream (1996-2011)

Site internet :  wescraven.com






# Biographie


Formation





Wesley Craven est né le 2 août 1939 à Cleveland dans l'Ohio. Après des études de lettres et de psychologie à Baltimore, Wes Craven officie quelques années comme professeur de sciences humaines et de dramaturgie. À la fin des années 1960, il part pour New York, où il obtient un poste dans une maison de production. D'abord chargé de superviser le département des documentaires, il devient vite assistant de production tout en se perfectionnant au montage. Il a une sœur prénommée Carole et un frère Paul Jr.

Les premières mises en scène





En 1972, le cinéaste écrit et réalise La Dernière maison sur la gauche, un film d'horreur d'une extrême violence qui préfigure déjà l'intérêt du cinéaste pour le morbide. Ce premier essai, très remarqué, lui permet de mettre en scène, cinq ans plus tard, un classique du genre : La colline a des yeux, un long métrage s'inspirant de documentaires sur la guerre du Vietnam. Adapté de l'histoire vraie d'une famille écossaise anthropophage qui tendait des embuscades aux voyageurs de la région, le film remporte de nombreuses récompenses à travers le monde.

Les premiers succès mondiaux





En 1980, avec La Ferme de la terreur, il offre un de ses premiers rôles à Sharon Stone, mais il lui faut attendre 1984 et les premières aventures de Freddy dans Les Griffes de la nuit, dans lequel Johnny Depp effectue ses débuts à l'écran, pour accéder enfin à la consécration. Dès lors intronisé maître de l'horreur, Wes Craven poursuit dans cette veine avec Shocker en 1989, et Le Sous-sol de la peur en 1991, mais c'est toujours avec Freddy, l'homme au visage brûlé, pull rayé et griffes d'acier, qu'il rencontre le succès. En témoigne la sortie du septième volet de la saga, Freddy sort de la nuit, en 1994.

Second souffle du slasher movie





Après Un vampire à Brooklyn, sorti en 1995, avec Eddie Murphy, Wes Craven donne un second souffle au slasher movie, et par la même occasion à sa carrière, avec Scream, Grand Prix au Festival Fantastique de Gérardmer en 1996. Dans la foulée, il réalise Scream 2 et peut, grâce aux retombées financières des deux films, mettre en scène un projet plus personnel, La Musique de mon cœur, un drame interprété par Meryl Streep. S'ensuivra le triomphe au box-office de Scream 3, dernier volet des aventures du serial killer masqué (jusqu'à ce qu'une suite, Scream 4 soit décidée en 2009, et produite en 2010).

Les derniers films





Croulant sous les propositions de grands studios, Wes Craven prend son temps pour finalement tourner en 2004 le film de loups-garous Cursed, maintes et maintes fois remonté. Pour se remettre de ce fiasco, le cinéaste tente une incursion dans le domaine du thriller en confinant Rachel McAdams et Cillian Murphy dans le Boeing 767 de Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) en 2005. Le film est un succès immédiat.
En 2010, il reprend la réalisation de Scream 4, sorti en France le 13 avril 2011.

Décès





Wes Craven meurt le 30 août 2015 suite à un cancer du cerveau à son domicile de Los Angeles.





# Filmographie



Réalisateur





Long métrage
1972 : La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left)
1977 : La Colline a des Yeux (The Hills Have Eyes)
1978 : The Evolution of Snuff (documentaire)
1981 : La Ferme de la Terreur (Deadly Blessing)
1982 : La Créature du Marais (Swamp Thing)
1984 : Les Griffes de la Nuit (A Nightmare on Elm Street)
1985 : La Colline a des Yeux 2 (The Hills Have Eyes Part II)
1986 : L'Amie Mortelle (Deadly Friend)
1988 : L'Emprise des Ténèbres (The Serpent and the Rainbow)
1989 : Shocker
1991 : Le Sous-Sol de la Peur (The People Under the Stairs)
1994 : Freddy sort de la Nuit (New Nightmare)
1995 : Un Vampire à Brooklyn (Vampire in Brooklyn)
1996 : Scream
1997 : Scream 2
1999 : La Musique de mon Cœur (Music of the Heart)
2000 : Scream 3
2005 : Cursed
2005 : Red Eye : Sous Haute Pression (Red Eye)
2010 : My Soul to Take
2011 : Scream 4

Court métrage
2006 : Paris, je t'aime - segment Père-Lachaise

Téléfilm
1978 : L'Été de la peur (Stranger in Our House)
1984 : Invitation pour l'enfer (Invitation to Hell)
1985 : Terreur froide (Chiller)
1986 : Casebusters
1990 : Night Visions

Acteur





Wes Craven réalise fréquemment des caméos dans ses films :
1973 : It Happened in Hollywood : King's Litter Bearer
1975 : Fireworks Woman : Sinister Man
1976 : Sweet Cakes : The Photographer
1989 : Shocker : Man Neighbor
1993 : Petits cauchemars avant la nuit (Body Bags) (TV) : Pasty Faced Man
1994 : Freddy sort de la nuit : lui-même
1995 : Terreur (The Fear) : Dr. Arnold
1996 : Shadow Zone: The Undead Express (TV) : Counsellor
1996 : Scream : Fred the Janitor
1997 : Scream 2 : Doctor
1998 : Welcome to Hollywood d'Adam Rifkin et Tony Markes : Lui-même
2000 : Scream 3 : Le visiteur de studios tour avec le caméscope derrière Jay et Silent Bob, qui se retourne et regarde dans la même direction qu'eux
2001 : Jay et Bob contre-attaquent de Kevin Smith : lui-même
2005 : Red Eye : Sous haute pression (Red Eye) : Airline Passenger
2006 : Paris, je t'aime : segment 8e arrondissement (Quartier de la Madeleine): le mort
2008 : Chronique des morts-vivants : un officier
2013 : Castle - Saison 5 : lui-même

Producteur





1971 : L'Amour à deux (Together)
1981 : Kent State (TV)
1987 : Les Griffes du cauchemar (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)
1989 : Shocker
1990 : Night Visions (TV)
1991 : Le Sous-sol de la peur (The People Under the Stairs)
1993 : Laurel Canyon (TV)
1994 : Freddy sort de la nuit (New Nightmare)
1995 : Peur panique (The Outpost) (également connu sous le titre Le Voleur d'âmes)
1997 : Wishmaster
1998 : Hollyweird (TV)
1998 : Carnival of Souls
1998 : Acrophobie (Don't Look Down) (TV)
2000 : Dracula 2001 (Dracula 2000)
2002 : They Shoot Divas, Don't They? (TV)
2005 : Feast
2006 : La colline a des yeux (The Hills Have Eyes)
2006 : The Breed
2007 : La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes II)
2009 : La Dernière Maison sur la gauche
2015 - présent : Scream (TV)

Scénariste





1971 : L'Amour à deux (Together)
1972 : La Dernière Maison sur la gauche (The Last House on the Left)
1977 : La colline a des yeux (The Hills Have Eyes)
1978 : The Evolution of Snuff
1981 : La Ferme de la terreur (Deadly Blessing)
1982 : La Créature du marais (Swamp Thing)
1984 : Les Griffes de la nuit (A Nightmare on Elm Street)
1985 : La colline a des yeux 2 (The Hills Have Eyes Part II)
1987 : Les Griffes du cauchemar (A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors)
1989 : Shocker
1990 : Night Visions (TV)
1991 : Le Sous-sol de la peur (The People Under the Stairs)
1995 : Freddy sort de la nuit (A new Nightmare)
2006 : Paris, je t'aime : (segment "20e arrondissement (Père-Lachaise) ")
2006 : Pulse
2010 : My Soul to Take
2011 : Scream 4







Classement des 10 personnalités/personnages masculins avec qui les japonais auraient aimé passer Noël en 2015 [GON] - Dim 29 Mar 2015 - 22:33


 






 
Voici un classement réalisé par le site jig et relayé par le site crunchyroll.


1 833 personnes ont répondu à la question  « Avec qui aimeriez-vous passer Noël ? »
 
1. Yasutomo Arakita (Yowamushi Pedal)
2. Tatsuhisa Suzuki (doubleur/chanteur)
3. Syo Kurusu (Uta no Prince-sama)
4. Makoto Tachibana (Free!)
5. Ai Mikaze (Uta no Prince-sama)
6. Kei Tsukishima (Haikyû!!)
7. Yûki Kaji (doubleur)
8. Hiro Shimono (doubleur)
9. Levi (L'Attaque des Titans)
10. Aoi Shôta (doubleur et chanteur)






Classement des 10 personnalités/personnages féminins avec qui les japonais auraient aimé passé Noël en 2015 [GON] - Dim 29 Mar 2015 - 22:33








Voici un classement réalisé par le site jig et relayé par le site crunchyroll.

1 833 personnes ont répondu à la question  « Avec qui aimeriez-vous passer Noël ? »



1. Rin Hoshizora (Love Live!)
2. Kotori Minami (Love Live!)
3. Asuna Yûki (Sword Art Online)
4. Maki Nishikino (Love Live!)
5. Honoka Kôsaka (Love Live!)
6. Hanayo Koizumi (Love Live!)
7. Miku Hatsune (vocaloid)
8. Nico Yazawa (Love Live!)
9. Nozomi Tôjô (Love Live!)
10. Azusa Nakano (K-on!)

Pour info, j'avais posté la version personnage masculin l'année dernière :






Kei Tome (Les Lamentations de l’agneau) [Mangaka] [GON] - Sam 1 Fév 2014 - 18:28










# Bloc Technique
Nom : Kei Tome ( 冬目 景 )
Date de naissance : 13 avril 1970
Lieu de naissance : Préfecture de Kanagawa (Japon)
Métier : mangaka, character designer, concept designer
Employeurs : Gentosha, Shueisha, Square-Enix, Kodansha, Shogakukan
Formation : Université des beaux-arts Tama
Œuvres principales : Les Lamentations de l'agneau, Sing « Yesterday » for Me






# Histoire reprise sur wikipedia

Kei Tōme (冬目 景, Tōme Kei) est une dessinatrice japonaise de manga née le 13 avril 1970.
Diplômée de l'Université des beaux-arts Tama de Tōkyō, elle obtient en 1993 le prix Shiki au concours Kōdansha pour Kuro Gane (黒鉄, Kurogane) (édité partiellement en France par Glénat).

Parallèlement à son travail de mangaka, Kei Tōme a aussi été character designer et costume designer des jeux vidéo GigaWing et GigaWing 2 ainsi que concept designer du film Sakuya yōkai den réalisé en 2000 par Tomoo Haraguchi.




# Bibliographie


  • 1992~1994 : Déviances (僕らの変拍子, Bokura no henbyōshi), 1 tome publié en français par Taifu Comics

  • 1995 : Zero (ZERO), 1 tome publié en français par Taifu Comics

  • 1996-2001 : Kuro Gane (黒鉄, Kurogane), 5 tomes partiellement publié en français par Glénat (2 tomes)

  • 1996-2002 : Les Lamentations de l'agneau (羊のうた, Hitsuji no uta), 7 tomes publié en français par Delcourt

  • 1997-2015 : Sing "Yesterday" for me (イエスタディをうたって), 11 tomes publié en français par Delcourt

  • 1998-2004 : Fugurumakan raihōki (文車館来訪記), 1 tome

  • 2000-2011 : Les Mystères de Taisho (幻影博覧会, Genei hakurankai), 4 tomes publié en français par Delcourt

  • 2002 : Luno (LUNO), 1 tome publié en français par Kana

  • 2003-2010 : Acony (ACONY), 3 tomes

  • 2004-2008 : Hatsukanezumi no jikan (ハツカネズミの時間), 4 tomes

  • 2006-2009 : Momonchi (ももんち), 1 tome

  • 2010-2015 : Mahoromi (マホロミ 時空建築幻視譚), 4 tomes

  • 2016- : Kūden no himegimi (空電の姫君), 3 tomes, en cours








Lien vers la fiche Acony :
Lien vers la fiche Sing yesterday For me :




Nishio Ishin (Medaka Box, Monogatari Series) [Auteur de Light Novel, Scénariste de Mangas] [GON] - Sam 1 Fév 2014 - 18:18










# Bloc Technique
Nom : 西尾 維新, Nishio Ishin
Nnom de plume : "Nisio Isin" (souvent écrit "NisiOisiN" pour mettre en valeur le palindrome)
Date de naissance : 1981
Activité : Romancier, scénariste de manga, scénariste
Formation : Université de Ritsumeikan
Site Web : ni.siois.in







# Description


Nishio Ishin publie son premier light novel en 2002 : Kubikiri Cycle qui lui fait remporter le 23e Mephisto Award.
Il publie ensuite différentes séries : Bakemonogatari, Nisemonogatari, Nekomonogatari, Katanagatari et Medaka Box qui seront ensuite adaptées en animés (ou films).






# Zaregoto Series

Zaregoto series (戯言シリーズ) a été publié entre février 2002 et novembre 2005 chez Kodansha novels.
Elle comporte 9 tomes et est illustrée par Take.
Après la sortie du 6e tome, Ishin a commencé en parallèle un spin-off nommé Ningen series centré sur le clan Zerozaki.



  • Kubikiri cycle: aoiro savant to zaregoto tsukai (5 février 2002) : Cycle des décapitations : la savante bleue et le maître du non-sens

  • Kubishime romantist ― ningen shikkaku ・ Zerozaki Hitoshiki (8 mai 2002) : l'étrangleur romantique ― rebut de l'humanité ・ Hitoshiki Zerozaki

  • Kubitsuri high school ― zaregoto tsukai no deshi (5 août 2002) : Lycée de la pendaison : le disciple du maître du non-sens
  • psycho logical (jou) Utsurugi Gaisuke no zaregoto koroshi (5 novembre 2002) : psycho logical (1re partie) - le meurtre non-sensique de Gaisuke Utsurugi

  • psycho logical (ge) hikaremono no kouta (5 novembre 2002) : psycho logical (deuxième partie) : chansonnette acide

  • hitokui magical - satsuriku kijutsu no Niounomiya kyoudai (5 juillet 2003) : cannibal magique : les frères Niounomiya, maîtres du carnage

  • nekosogi radical (jou) jûsan kaidan (8 février 2005) : radical déraciné (première partie): les treize marches

  • nekosogi radical (chuu) akaki seisai vs. tounaru shu (7 juin 2005) : radical déraciné (deuxième partie)

  • Nekosogi radical (ge) aoiro savant to zaregoto tsukai (8 novembre 2005) : radical déraciné (troisième partie) : la savante bleu et le maître du non-sens









# Ningen Series


  • Zerozaki soushiki no ningen shiken (6 février 2004)

  • Zerozaki kishishiki no ningen knock (7 novembre 2006)

  • Zerozaki magashiki no ningen ningen (8 mars 2008)







# Sekai series


  • Kimi to boku no kowareta sekai (novembre 2003)

  • Bukimi to sobokuna kakowareta sekai (octobre 2007)

  • Kimi to boku ga kowashita sekai (juillet 2008)

  • Bukimi de sobokuna kakowareta kimi to boku no kowareta sekai (décembre 2008)

  • Boku no sekai - mon monde (pas sorti)








# mahou shoujo Risuka

Sérialisées dans Faust magazine avec des illustrations de Kinu Nishimura


  • "Shin honkaku mahou shoujo Risuka" (17 juillet 2004)

  • "Shin honkaku mahou shoujo Risuka 2" (6 mars 2005)

  • "Shin honkaku mahou shoujo Risuka 3" (22 février 2007)

  • "Shin honkaku mahou shoujo Risuka 0" (pas encore sorti)






# JDC Tribute Series

La série originale de "Japan Detectives Club" (JDC) a été écrite par Ryusui Seiryoin ; Nishi, comme de nombreux auteurs, a écrit des nouvelles en hommage à et se basant sur cet univers.


  • Double Down Kanguro (mars 2004)

  • Triple Play Sukeakuro (août 2007)








# Monogatari Series

La série (xxx)monogatari a débuté comme une série d'histoires courtes pour le magazine Mephisto.

Ces histoires courtes ainsi que quelques inédites furent ensuite rassemblées en deux tomes sous le titre "Bakemonogatari" et publiées par Kodansha Box.
Ce sont les 5 histoires contenues dans ces tomes qui ont fait l'objet d'une adaptation en anime.

Cette série utilise pour ses titres des mots-valises : par exemple, Bakemonogatari est composé de bakemono (monstre) et monogatari (histoire).

depuis il a été publié :


  • Kizumonogatari, une préquelle a bakemonogatari, dont l'on voit un court extrait au début de l'épisode 1 de l'anime

  • Nisemonogatari en 2 tomes

  • nekomonogatari en 2 tomes



Les publications suivantes sont déjà prévues : Kabukimonogatari, Hanamonogatari, Otorimonogatari, Onimonogatari et Koimonogatari

  • Bakemonogatari (jou) (1er novembre 2006) : histoires de monstres

    • Hitagi crab

    • Mayoi snail

    • Suruga monkey



  • Bakemonogatari (ge) (1er décembre 2006)

    • Nadeko snake

    • Tsubasa cat



  • Kizumonogatari (7 mai 2008) : histoire d'une cicatrice

    • Koyomi Vamp



  • Nisemonogatari (jou) (2 septembre 2008) : histoires d'imposture

    • Karen Bee



  • Nisemonogatari (ge) (10 juin 2009)

    • Tsukihi Phoenix



  • Nekomonogatari (kuro) (28 juillet 2010) : Histoire de chat (noir)

    • Mayoi Jiang Shi



  • Nekomonogatari (shiro) (29 octobre 2010) : Histoire de chat (blanc)

    • Tsubasa Family



  • Kabukimonogatari (pas encore sorti)

  • Hanamonogatari (pas encore sorti)

  • Otorimonogatari (pas encore sorti)

  • Onimonogatari (pas encore sorti)

  • Koimonogatari (pas encore sorti)







# Katanagatari

Katanagatari se déroule dans un japon fictif à l'époque des shogunats.
Les 12 tomes furent publiés mensuellement au cours de l'année 2007.
Les illustrations sont de Take.
Un spin-off, Maniwagatari, a été publié quelques mois plus tard.

Chaque tome de Katanagatari porte le nom de l'arme auquel il est dédié.
Le titre du spin-off composé de Maniwa (le nom du clan de ninja) et gatari (histoire)


  • Katanagatari 1 : Zetto Kanna (9 janvier 2007)

  • Katanagatari 2 : Zanto Namakura (3 février 2007)

  • Katanagatari 3 : Sento Tsurugi (1er mars 2007)

  • Katanagatari 4 : Hakuto Hari (2 avril 2007)

  • Katanagatari 5 : Zokuto Yoroi (8 mai 2007)

  • Katanagatari 6 : Soto Kanadzuchi (5 juin 2007)

  • Katanagatari 7 : Akuto Bita (2 juillet 2007)

  • Katanagatari 8 : Bito Kanzashi (1er août 2007)

  • Katanagatari 9 : Outo Nokogiri (3 septembre 2007)

  • Katanagatari 10 : Seito Hakari (1er octobre 2007)

  • Katanagatari 11 : Dokuto Mekki (2 novembre 2007)

  • Katanagatari 12 : Ento Juu (4 décembre 2007)

  • Maniwagatari (histoire des Maniwa) (février 2008)







# Novelizations



  • xxxHolic: Another Holic - Landolt-Ring Aerosol - Kōdansha

  • Death Note Another Note: The Los Angeles BB Murder Cases - Shueisha







# Autres œuvres


  • "Ningyo ga Ningyo" (6 septembre 2005)

  • "Youkai Henge Kyogyokudo Tribute" (Anthology) (14 décembre 2007)

  • "Nanmin Tantei" (10 décembre 2009)







# Mangas scénarisés



  • "Hôkago, Nanajikan-me" (24 juin 2006) - Yun Kōga Comic Faust

  • Urôboe Uroboros! (4 janvier 2008) - Takeshi Obata Weekly Shônen Jump

  • Medaka Box (2 février 2009) - Akira Akatsuki - Weekly Shônen Jump









Source : wikipedia
Lien vers la fiche NisiOisiN – Bakemonogatari – Light Novel :
Lien vers la fiche :
Lien vers la fiche Bakemonogatari :
Lien vers la fiche Medaka Box (manga) :
Lien vers la fiche Medaka Box [2 saisons] (animé) :




Naoki Urasawa (Monster, 20th century boys)[Mangaka] [GON] - Jeu 30 Jan 2014 - 23:11









# Bloc Technique
Nom : Naoki Urasawa (浦沢 直樹, Urasawa Naoki)
Date de naissance : 2 janvier 1960
Lieu de naissance : Fuchū, préfecture de Tōkyō, Japon
Métier : Mangaka
Employeurs : Shogakukan, Kodansha
Élèves : Yasushi Hoshino, Gō Itō
Loisirs : Guitare, chanteur
Œuvres principales :
Pineapple Army (1986–1988)
Yawara! (1987–1993)
Master Keaton (1988–1994)
Happy! (1994–1999)
Monster (1994–2001)
20th Century Boys (2000–2006)
Pluto (2003–2009)
Billy Bat (2008–2016)
Asadora! (2018–?)






# Histoire


Dès son plus jeune âge, il découvre les œuvres d’Osamu Tezuka et commence à dessiner.
A l’école primaire, il commence à créer des Yonkoma (des histoires en 4 cases) mais il commence à souffrir d’ijimé (brimades violentes à cause de ces camarades). Il dessine alors son premier manga : Taiko no sanmyaku, « La Cordillère des temps anciens ».

Il oublie alors sa passion pour le manga en découvrant la musique...
Après avoir fini ces études, il cherche du boulot. Il présente pour voir son manuscrit Return lors d’un entretien au sein de la société d’édition Shogakukan qui décident de lui donner sa chance.

Naoki Urasawa se donne alors 1 an... 1 an pour être publier sinon il changera de voix...
Il devient assistant puis, publie Beta! Et ensuite Odoru keikan, « Le Policier dansant ».

Avec son éditeur et co-scénariste Takashi Nagasaki, il publie Pineapple Army, Master Keaton et Monster dans le Big Comic Original et Yawara! et Happy! dans le Big Comic Spirits. Il publie ensuite 20th Century Boys dans le Big Comic Spirits et Pluto dans le Big Comic Original.
Suite à un problème au niveau de l’épaule en 2006, il est contraint de ralentir la cadence...

Il écrit quelques chansons, travaille sur le scénario des films de 20th century boys avant de décider de ne travailler que sur une série à la fois...
Ce sera Billy Bat qu’il publiera pour la Kodansha (concurrent du Shogakukan) mais toujours avec Takashi Nagasaki.
En 2012, pour fêter les 20 ans de Master Keaton, il publie Master Keaton Remaster !




# Biographie reprise sur wikipedia (pour plus d'infos)

Jeunesse


Né le 2 janvier 1960 à Fuchū dans la préfecture de Tōkyō, Naoki Urasawa est le cadet de la famille.
Il découvre les œuvres d'Osamu Tezuka dès la maternelle, lorsqu'il est gardé par ses grands-parents, en particulier Astro, le petit robot et Le Roi Léo, et commence à dessiner.
À l'école primaire, il devient chef de classe en troisième année, et participe au journal de l'école dans lequel il dessine des mangas de quatre cases appelés yonkoma.
Alors qu'il commence à être victime de brimades, les BD qu'il offre à ses harceleurs lui permettent de ne pas devenir un ijime.
C'est à cette période qu'il dessine son premier manga long : Taiko no sanmyaku (太古の山脈, littéralement « La Cordillère des temps anciens »).
Il est alors inspiré par les nombreux films noirs passant à la télévision, et son frère ainé est son principal lecteur.

Il suit ensuite les cours du collège puis du lycée Meisei à Fuchū, et s'inscrit au club de musique après avoir rapidement quitté celui d'athlétisme.
Avec la fin du genre Group Sounds et le début d'un rock plus underground, il devient fan du chanteur Takurō Yoshida et s'intéresse à Bob Dylan.
Il s'achète alors une guitare en secret, mais se trompe en achetant une guitare classique.
Il côtoie à cette époque le futur musicien Tetsuya Komuro, d'un an son ainé.
Il évoquera plus tard ces années dans son manga 20th Century Boys.
Si la découverte de Phénix d'Osamu Tezuka est son premier grand moment de manga, il perd par la suite de l'intérêt pour la BD au lycée, alors que le manga sportif, avec Ikki Kajiwara et Ashita no Joe, est en plein boom.

Il entre à la faculté de lettres de l'université de Meisei à Hino (à l'ouest de Fuchū), et revient vers le manga, inspiré par la nouvelle vague incarnée par Katsuhiro Ōtomo.
Il rencontre au club de musique de l'université le futur chanteur du groupe The Street Sliders, Hiroaki Murakoshi (村越 弘明, Murakoshi Hiroaki, plus connu sous le nom de Harry), qui l'impressionne.

Un succès immédiat avec Yawara!


Alors qu'il débute sa recherche d'emploi, sans spécialement chercher à devenir dessinateur, il présente son manuscrit Return lors d'un entretien au sein de la société d'édition Shōgakukan, qui se montre intéressée au point de lui décerner le prix du meilleur jeune mangaka en 1982.
Il se donne alors un an pour devenir professionnel ou changer de voie.
Il devient assistant pour Shōgakukan, qui publie en 1983 sa première nouvelle en supplément du manga Golgo 13, Beta!, un récit de science-fiction.
En 1984, il écrit sa première histoire longue, Odoru keikan (踊る警官, « Le Policier dansant »).

Il débute en 1985 sa collaboration au long cours avec Takashi Nagasaki (長崎 尚志, Nagasaki Takashi), son relais auprès de son éditeur, qui le conseille sur le scénario.
Il édite alors ses premières séries à succès : dans l'ordre Pineapple Army, Master Keaton et Monster pour Big Comic Original, dont les histoires se déroulent à l'étranger (États-Unis, Angleterre, Allemagne), en même temps que Yawara! et Happy! pour Big Comic Spirits, des mangas sur le sport féminin (judo et tennis).

Yawara! débutée en 1986 est un énorme succès (trente millions d'exemplaires vendus au Japon) grâce au talent comique de son auteur, et va générer un boom du judo.
La série est adaptée en dessin animé, en film, et en deux jeux vidéo.
À la même époque, Master Keaton est également un succès, et est adaptée en anime.

Des œuvres plus personnelles avec Monster et 20th Century Boys


Yawara! achevée, Urasawa souhaite passer à un registre plus personnel, mais son éditeur le convainc de créer un nouveau manga sportif, Happy!, dans lequel il introduit néanmoins des thèmes plus adultes, ce qui trouble alors ses fans1. Happy! finit tout de même par toucher son public, et est adapté en drama.

En 1995, Monster, un thriller psychologique beaucoup plus sombre que ses précédentes œuvres parues dans Big Comic Original, est son deuxième plus gros succès avec vingt millions d'exemplaires vendus au Japon.
Il est adapté en anime, et les droits de l'adaptation cinématographique sont vendus au studio américain New Line Cinema.

En 2000, il se lance dans un nouveau thriller, cette fois pour Big Comic Spirits, avec 20th Century Boys, un récit uchronique.
Le rock tient une place importante dans cette série, Urasawa en profite d'ailleurs pour sortir en bonus d'un des tomes la chanson du héros chantée par lui-même sous la forme d'un CD intitulé Lost Kenji Tapes Volume.1 Bob Lennon.
En 2003, il change de style pour Big Comic Original et réalise son rêve en reprenant un passage d'Astro, le petit robot avec Pluto, une série de science-fiction policière.
Cette même année, il dessine la pochette de l'album Pleasure! du groupe Domino88.

Pendant près de vingt ans, Urasawa dessine plus de cent pages par mois pour les deux magazines de son éditeur.
En 2001, il a déjà vendu plus de cent millions de mangas au Japon.
Il est cependant contraint d'arrêter son travail d'avril à septembre 2006 à la suite d'un problème à l'épaule, résultat d'un rythme de travail trop soutenu.
Il se montre depuis assez critique sur le rythme de parution imposé aux auteurs dans ce milieu, qu'il considère contre nature.

Activités musicales et changement d'éditeur



En 2007, Naoki Urasawa débute sa coopération musicale avec Kōji Wakui (和久井 光司, Wakui Kōji) en dessinant la pochette de son album Dylan o utau (ディランを唄う, lit. « Chanter Dylan »), et en écrivant à deux Dylan o katarō (ディランを語ろう, lit. « Racontons Dylan »).
Il écrit cette même année les paroles de la chanson Kōzui no mae (洪水の前, lit. « Avant l'inondation ») sur l'album Kaleidoscope de Toshihiko Takamizawa (高見沢 俊彦, Takamizawa Toshihiko).
En mai 2008 sort le premier single de son futur album produit par Wakui, Tsuki ga tottemo… (月がとっても…, lit. « La Lune [est] très… »), qu'il présente avec deux concerts au Tokyo Kimane Club (東京キネマ倶楽部).
En novembre, Urasawa sort son premier album intitulé Hanseiki no otoko (半世紀の男, lit. « L'Homme d'un demi-siècle », sous-titré « ½ Century Man » sur l'édition limitée), dont il signe la pochette.

Une fois 20th Century Boys et Pluto terminés, Naoki Urasawa décide de n'écrire qu'une seule série à la fois : ce sera Billy Bat, paru chez le concurrent de Shōgakukan, Kōdansha, mais toujours avec Takashi Nagasaki.
Urasawa participe alors au scénario de l'adaptation au cinéma de 20th Century Boys sous la forme d'une trilogie, en plus de ses nouvelles activités musicales.
Il compose d'ailleurs les chansons Brothers et Suspense présentes respectivement sur les bandes originales du premier et du deuxième film.
À partir de 2008 également, il donne des cours avec Nagasaki à l'université d'arts plastiques de Nagoya (名古屋造形大学, Nagoya zōkei daigaku).

Son studio est situé dans l'arrondissement de Meguro à Tōkyō.

Pour fêter les vingt ans du manga Master Keaton, une suite intitulée Master Keaton Remaster a débuté dans le Big Comic Original en mars 2012.
Cependant, le manga paraît avec un rythme irrégulier, Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki continuant de travailler en priorité sur Billy Bat, jusqu'à la fin de la série en 2016.




# Œuvres

Parutions


Séries de manga et livres dérivés

  • Pineapple Army (パイナップルArmy, Painappuru Āmī, dessin), avec Kazuya Kudō (scénario), Shōgakukan, 1986-1988 (Glénat collection Kaméha, 1998), 8 volumes (1 volume paru en France)

  • Yawara!, Shōgakukan, 1986-1993, 29 volumes

  • Jigoro!, Shōgakukan, 1994, réédité en 2003, one shot autour d'un personnage de Yawara!

  • Master Keaton (Master キートン, Masutā Kīton), Shōgakukan, 1988-1994, 18 volumes

  • Keaton no dōbutsuki (キートン動物記, Kīton no dōbutsuki, lit. « Les Chroniques animalières de Keaton »), Shōgakukan, 1995, one shot reprenant le personnage de Master Keaton

  • Keaton Master's Book (キートン・マスターズ・ブック, Kīton Mastāzu Bukku, guidebook officiel de Master Keaton), Shōgakukan, 1999

  • Happy!, Shōgakukan, 1993-1999 (Panini coll. Panini Manga, 2010), 23 volumes

  • Monster, Shōgakukan, 1995-2001 (Kana coll. Big Kana, 2001-2005), 18 volumes

  • Mō hitotsu no Monster (もうひとつのMONSTER, lit. « Un autre monstre »), Shōgakukan, 2002, journal du personnage Werner Weber en épilogue de Monster

  • Namae no nai kaibutsu (なまえのないかいぶつ, « Un monstre sans nom »), Shōgakukan, 2008, livre d'images du personnage Emil Sebe, paru en France en supplément du volume 18 de Monster, contenant quatre histoires imaginaires d'origine tchèque : Emil Sebe, Obluda, která nemá své jméno (« Un monstre sans nom »), Jakub Farobek, Velkooký, velkoústý (めのおおきなひと くちのおおきなひと, Me no ōki-na hito, kuchi no ōki-na hito, « Le Garçon aux grands yeux et le garçon à la grande bouche »), Klaus Poppe, Bůh míru (へいわのかみさま, Heiwa no kamisama, « Le Dieu de la paix »), Auteur inconnu, Obluda se probouzí (めざめるかいぶつ, Mezameru kaibutsu, lit. « Le Monstre se réveille »)

  • 20th Century Boys et 21st Century Boys (20/21世紀少年, 20/21 seiki shōnen), Shōgakukan, 2000-2007 (Panini Comics coll. Génération Comics, 2002-2008), 22 et 2 volumes

  • 20 seiki shōnen tanteidan (20世紀少年探偵団, lit. « Équipe de détectives 20th Century Boys »), Shōgakukan, 2008, avec Kentarō Takekuma

  • Eiga 20 seiki shōnen Official Guidebook (映画[20世紀少年] オフィシャル・ガイドブック, lit. « Guidebook officiel des films 20th Century Boys »), Shōgakukan, 2008-2009, 3 volumes

  • Ujiko Ujio sakuhinshū (ウジコウジオ作品集, lit. « Recueil d'histoires d'Ujiko Ujio »), Shōgakukan, 2010 (20th Century Boys Spin Off, Panini Manga, 2012), one-shot autour du manga Mangari Michi (まんがり道?) des personnages Ujiko Ujio de 20th Century Boys

  • Pluto, Shōgakukan, 2003-2009 (Kana coll. Big Kana, 2010), 8 volumes

  • Billy Bat, Kōdansha, 2008-2016 (Pika coll. Seinen, 2012), 20 volumes

  • Master Keaton Remaster, Shōgakukan, 2012-2014 (Kana coll. Big Kana, 2016), 1 volume

  • Mujirushi ou Le Signe des rêves, Shōgakukan, 2017-2018 (Futuropolis, 2018), 2 volumes

  • Asadora !, Shōgakukan, 2018 – en cours (Kana coll. Big Kana, 2020)

  • Atchoum !, publié en France le 7 mai 2020 (Kana coll. Big Kana, 2020), Recueil d'histoire courte en 1 volume




Recueils de nouvelles

  • Odoru keikan (踊る警官, « Le Policier dansant »), Shōgakukan, 1987, réédité en 2003, one shot de sept histoires plus quatre nouvelles

  • N-A-S-A, Shōgakukan, 1988, réédité en 2003

  • Shoki no Urasawa (初期のUrasawa, lit. « Les Débuts d'Urasawa »), Shōgakukan, 2000 (Histoires courtes de Naoki Urasawa, Kana, 2011), reprenant les nouvelles des deux recueils précédents, plus quatre autres nouvelles



Nouvelles en bonus

  • Manga note (まんがノート, Manga nōto), en supplément des tomes 3 et 4 de Pluto édition Deluxe, œuvres de jeunesse tirées de

  • Return, en supplément du tome 5 de Pluto édition Deluxe

  • Tsuki ni mukatte nageru ! (月に向かって投げろ!, lit. « Lançons-nous vers la lune ! »), en supplément du tome 6 de Pluto édition Deluxe



Autres



  • Be-Pal kozō no outdoor kyōhon (ビーパル小僧のアウトドア教本, Bīparu kozō no autodoa kyōhon, lit. « Manuel outdoor de Be-Pal kozō »), Shōgakukan, 1985-1988, illustration des volumes 3 et 4

  • Kenzō Kitakata, Shiro wa shinanai (シロは死なない, lit. « Shiro ne meurt pas »), Shōgakukan, 2004, illustrations

  • Takashi Shiroyama, Bokura no young music show (僕らの「ヤング・ミュージック・ショー」, Bokura no yangu myūjikku shō, lit. « Mon young music show »), Joho Center Publishing, 2005, illustration de la couverture

  • Dylan o katarō (ディランを語ろう, lit. « Racontons Dylan »), Shōgakukan, 2007, avec Kōji Wakui : Recueil d'entretiens sur Bob Dylan, contient la nouvelle Dylan no daihōgen (ディランの大冒険, lit. « La Grande Aventure de Dylan »).

  • Illustrations de la brochure japonaise du film I'm Not There sur Bob Dylan sorti au Japon en avril 2008

  • Manben (漫勉, « L'Étude du manga »), Shōgakukan, 2008, (Panini coll. Panini Manga, 2010), artbook

  • Pluto settei gashū (Pluto 設定画集), artbook de dessins préparatoires en supplément du tome 7 de Pluto




Nouvelles uniquement pré-publiées



  • Henry to Charles (ヘンリーとチャールズ, Henrī to Chāruzu, « Henry et Charles »), parue dans Ōki-na pocket, Fukuinkan shoten, avril 1995 : Histoire de deux souris essayant de manger un gâteau sur une étagère.

  • Tsuisekisha Maboroshi no mangaka Nirasawa Suguru ! Dai 9 shū Banpaku to Moebius chōhen anime eiga Melancholic sensō no conte (追跡者 〜幻の漫画家・韮沢早を追え!第9集「万博とメビウス」長編アニメ映画「メランコリック戦争」のコンテ), parue dans Ikki, Shōgakukan, septembre 2002 : Suite des histoires du mangaka imaginaire Suguru Nirasawa inventé par Kentarō Takekuma.

  • Swimmers, parue dans un numéro spécial d’Evening, Kōdansha, mai 2009 : Histoire d'un chat apprenant à nager à un chien, écrite avant de devenir professionnel.



Télévision



  • Le Dit du Genji (源氏物語, Genji monogatari), NHK, 1990 : character design de ce documentaire vidéo de la série Manga de yomu koten (まんがで読む古典, lit. « Les Classiques lus en manga »)




Musique



  • 2008 : Hanseiki no otoko (Flying Ducko-chang Records)









# Récompenses


  • 1990 : Prix Shōgakukan catégorie générale pour Yawara!

  • 1997 : Prix d'Excellence du Festival des arts médias de l'Agence pour les affaires culturelles, catégorie Manga, pour Monster

  • 1999 : Grand Prix du Prix culturel Osamu Tezuka pour Monster

  • 2001 :Prix du manga Shōgakukan, catégorie Général (seinen), pour Monster

  • 2001 :Prix du manga Kōdansha, catégorie Général, pour 20th Century Boys (bien que non édité par Kōdansha, chose rare pour ce prix)

  • 2002 : Prix d'Excellence du Festival des arts médias de l'Agence pour les affaires culturelles, catégorie Manga, pour 20th Century Boys

  • 2003 : Prix du manga Shōgakukan, catégorie Général, pour 20th Century Boys

  • 2004 : Prix de la série au Festival d'Angoulême pour 20th Century Boys

  • 2004 : Prix Haxtur de la meilleure histoire longue pour Monster

  • 2005 : Grand Prix du Prix culturel Osamu Tezuka pour Pluto

  • 2005 : Prix d'Excellence du Festival des arts médias de l'Agence pour les affaires culturelles, catégorie Manga, pour Pluto

  • 2005 : Italie Prix Micheluzzi de la meilleure série étrangère pour Monster

  • 2008 : Grand Prix de l'Association des auteurs de bande dessinée japonais pour 20th Century Boys et 21st Century Boys (à égalité avec Hina-chan no Nichijō de Hiroko Minami)

  • 2008 : Prix Seiun, catégorie Comic (manga), pour 20th Century Boys et 21st Century Boys

  • 2010 : Prix Asie de l'ACBD pour Pluto lors de la remise des Japan Expo Awards à Japan Expo

  • 2010 : Prix Micheluzzi de la meilleure série étrangère pour Pluto

  • 2011 : Prix intergénérations du Festival d'Angoulême 2011 pour Pluto

  • 2011 : Prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale pour 20th Century Boys

  • 2011 : Prix Haxtur de la meilleure histoire courte pour Histoires courtes de Naoki Urasawa

  • 2013 : Drapeau : États-Unis Prix Eisner de la meilleure édition américaine d'une œuvre internationale pour 20th Century Boys

  • 2014 : Drapeau : Allemagne Prix Max et Moritz de la meilleure bande dessinée internationale pour Billy Bat (avec Takashi Nagasaki)

  • 2018 : Drapeau : France Fauve d'honneur du Festival d'Angoulême 2018 ainsi que l'exposition « l'art de Naoki Urasawa » à Angoulême en janvier 2018, puis à Paris en février














# Mon avis

Je suis vraiment très fan de cet auteur !
Au début j’avais du mal avec les dessins mais ils collent parfaitement avec les histoires.
Les personnages sont charismatiques, les histoires plus que fournies et intéressantes !







Bisco Hatori (Host Club) [Mangaka] [GON] - Dim 30 Déc 2012 - 21:58










# Bloc Technique
Nom : 葉鳥ビスコ, Hatori Bisuko (Pseudonyme)
Date de naissance : 30 août 1975
Lieu de naissance : réfecture de Saitama
Editeur associé : Hakusensha
Groupe sanguin : AB
Passions : La cuisine
Site Web : biscoroom






# Description reprise sur wikipedia




Bisco Hatori (葉鳥ビスコ, Hatori Bisuko), née dans la préfecture de Saitama le 30 août 1975 au Japon, est une mangaka.


Bisco Hatori est un pseudonyme.
Elle commence sa carrière de mangaka en 1999 avec le shōjo manga Isshunkan no romance prépublié dans le magazine japonais LaLa DX.
Sa première série Sennen no yuki, en deux volumes, est publiée dans le magazine LaLa en 2001 et 2002.
Elle publie ensuite son premier succès : Host Club, prépublié dans le magazine LaLa depuis 2002.
La popularité du manga lui vaut une adaptation en animé par les Studio Bones en 2006 et en série live en 2011 sur la chaîne japonaise TBS.
Sa série Sennen no yuki se voit compléter par deux volumes en 2013 et 2014.
Entre 2014 et 2018, son manga Urakata !! est prépublié dans le magazine LaLa.






# Ses œuvres

1999 : Isshunkan no romance (一瞬間のロマンス), LaLa DX
2001 : Love egoist (ラブ・エゴイスト, Rabu Egoisuto)
2001 : Love egoist (ラブ・エゴイスト, Rabu Egoisuto)
2001 : Please please me (プリーズ・プリーズ・ミー, Puriizu Puriizu Mii)
2001 : Love or dream? (ラブ・オア・ドリーム , Rabu Oa Doriimu?)
2001-2014 : Sennen no yuki (千年の雪 ), LaLa, Hakusensha, 4 volumes
2003-2010 : Host Club (桜蘭高校ホスト部, Ōran kōkō Host club), LaLa, Hakusensha, 18 volumes
2014-2018 : Urakata !! (ウラカタ !!), LaLa, Hakusensha, 7 volumes









Waha

Kana Hanazawa [Seiyu] [GON] - Mer 31 Oct 2012 - 16:10










# Bloc Technique
Nom : Kana Hanazawa (花澤香菜, Hanazawa Kana)
Date de naissance : 25 février 1989
Lieu de naissance : Tokyo
Groupe sanguin : AB
Taille : 156 cm
Agence : Office Osawa
Labels : Aniplex, SACRA MUSIC (2017 - 2021)
Conjoint : Kensho Ono
Activités : Seiyū (depuis 2003), enfant actrice, tarento, actrice, chanteuse, productrice de télévision
Distinction : Seiyu Award for Best Supporting Actress (2015)
Appartient au groupe : Rinjinbu (Chant), Naive (Chant), RO-KYU-BU! (en activité) (Chant, Danse), Sanshuu Chuugaku Yuushabu (en activité) (Chant) (2014 -), Nakano-ke no Itsutsugo (en activité) (Chant)
Ancien groupe: Tomodachi Tsukuritai (Chant)
Site Web : son blog son site officiel
Spotify







# Doublages



Cliquez pour voir l'image en plus grand



https://www.youtube.com/watch?v=6gA_7AmXFTk

Liste des doublages:






# Génériques
Liste des génériques:








Waha

Elijah Wood [Acteur] [GON] - Sam 4 Fév 2012 - 14:56










# Bloc Technique
Nom : Elijah Jordan Wood
Date de naissance : 28 janvier 1981
Lieu de naissance : Cedar Rapids, Iowa, États-Unis
Profession : Acteur, Producteur, DJ






# Description reprise sur wikipedia

Elijah Wood [ɨˈlaɪd͡ʒə wʊd] est un acteur, producteur et DJ américain, né le 28 janvier 1981 à Cedar Rapids (Iowa).

Il accède à la célébrité internationale en interprétant le Hobbit Frodon Sacquet dans la trilogie Le Seigneur des anneaux (2001-2003) de Peter Jackson.
Par la suite, s'il a diversifié les rôles dans un premier temps, apparaissant dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Hooligans (2005), ou encore Sin City (2005), il peine à retrouver un grand rôle au cinéma.
Malgré tout, il retrouve la Terre du Milieu dans Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012), toujours sous la direction de Jackson.

À partir du milieu des années 2000, il devient prolifique dans les voix de personnages, étant le manchot Mumble dans Happy Feet (2008) et sa suite (2011) de George Miller, le rôle titre de Numéro 9 (2009), Shay dans Broken Age (2014), ou encore Wirt dans La Forêt de l'Étrange (2014).
Il est également choisi pour être la voix du dragon Spyro dans une trilogie de jeux paru en 2006, 2007 et 2008.

Il se tourne également vers la comédie, jouant entre 2011 et 2014, Ryan Newman dans la série télévisée Wilfred diffusée sur la chaîne FX puis, entre 2016 et 2017, Todd Brotzman dans la série télévisée Dirk Gently, détective holistique diffusée sur BBC America.





# Biographie reprise sur wikipedia

Enfance


Issu d'une famille aux origines allemandes, anglaises, autrichiennes et danoises ; Elijah Wood est né et grandit à Cedar Rapids dans l'Iowa.
Fils de Warren et Debra Wood, il est le deuxième d'une fratrie de trois enfants.
En 1988, il s'installe avec sa famille à Los Angeles.


Carrière


Les débuts
Elijah Wood commence sa carrière artistique particulièrement tôt et fait sa première apparition à l'écran dans un clip de Paula Abdul : Forever Your Girl.
En 1995, il est également vu dans un clip des Cranberries : Ridiculous Thoughts.

Dès 1989, il est remarqué par le réalisateur Robert Zemeckis qui lui offre un petit rôle dans le film à succès Retour vers le futur 2.

En 1990, il tourne dans le film Avalon de Barry Levinson.

En 1991, depuis son apparition dans le film Paradise, l'acteur obtient des premiers rôles dans certaines œuvres familiales comme : Les Aventures de Huckleberry Finn (1993) ou encore dans le remake de Flipper le dauphin (1996), où il interprète Sandy.

Dans les années 1990, il fait de brèves apparitions dans des publicités.
Il partage rapidement l'affiche, sur certains films, avec des acteurs reconnus tels que Mel Gibson dans Forever Young, Kevin Costner dans À chacun sa guerre, Bruce Willis dans L'Irrésistible North ou encore Kevin Kline dans Ice Storm.
Il joue par la suite dans des films comme Deep Impact, The Faculty ou encore La Mémoire volée.

En 1994, le critique Roger Ebert dit déjà de lui : « Elijah Wood has emerged, I believe, as the most talented actor in his age group, in Hollywood history. » (« Elijah Wood est apparu, je le crois, comme l'acteur de cette classe d'âge le plus talentueux, dans l'histoire d'Hollywood. »)

Le Seigneur des Anneaux et projets récents
En 1999, sa carrière prend un nouveau tournant.
En effet, Peter Jackson lui offre le premier rôle (celui de Frodon Sacquet) dans la saga Le Seigneur des anneaux (2001-2003).
Il devient alors connu du monde entier.

Il joue ensuite dans les productions Spy Kids 3 : Mission 3D et plus tard Sin City ; tous deux de Robert Rodriguez, avec qui il a travaillé dans le film The Faculty en 1998.

En 2003, il obtient un rôle dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry avec Jim Carrey, Kate Winslet et Kirsten Dunst (sorti en 2004).

En 2004, il intègre également la distribution du film Hooligans avec Charlie Hunnam (sorti en 2005).

L'année suivante, il tourne dans le film à sketches français Paris, je t'aime sorti en 2006.
Il prête également sa voix au manchot Mumble dans le film d'animation Happy Feet de George Miller, ainsi que dans son adaptation vidéoludique0

En 2007, il obtient le rôle principal dans le thriller Crimes à Oxford sorti en 2008.

Il devait incarner le chanteur Iggy Pop dans le biopic The Passenger, mais Iggy Pop retira son accord et sa participation au projet ; ce qui eut pour conséquence l'annulation du film.

En 2010, il prête sa voix à Deimos, le frère de Kratos dans le jeu vidéo God of War III.

De 2011 à 2014, il interprète Ryan Newman, personnage principal de la série télévisée américaine Wilfred.

En 2012, il incarne un tueur en série dans le film d'horreur Maniac.
La même année, il retrouve Peter Jackson et reprend le rôle de Frodon Sacquet dans Le Hobbit : Un voyage inattendu, premier volet de la trilogie Le Hobbit centrée sur le personnage de Bilbon Sacquet et d'après le livre Le Hobbit de J. R. R. Tolkien publié en 1937.
Il reprend également le personnage en 2015 pour les besoins du jeu vidéo Lego Dimensions.

En 2014, il prête sa voix à Shay, un des deux principaux personnage du jeu vidéo Broken Age du concepteur Tim Schafer et de son studio Double Fine Productions.

De 2016 à 2017, il joue dans la série comique Dirk Gently, détective holistique, annulée au bout de deux saisons

En 2018, il prête sa voix à Harry, un des deux principaux personnages du jeu vidéo 11-11 Memories Retold qui a pour thème la Première Guerre mondiale.
Son studio SpectreVision sort en collaboration avec Ubisoft Montréal, le jeu vidéo en réalité virtuelle Transference.

En 2021, il retrouve Tim Schafer dans Psychonauts 2, jeu dans lequel il prête sa voix à Nick Johnsmith.

Musique


Passionné de musique, Elijah Wood a pour groupes préférés les Smashing Pumpkins ou encore Radiohead.

En 2005, il crée son propre label de musique intitulé Simian Records.

En septembre 2006, Simian Records signe avec le groupe de rock indépendant The Apples in Stereo.
Elijah Wood dirige alors le clip Energy de ce même groupe et apparaît, en 2010, dans le clip Dance Floor.

Elijah Wood apparaît dans le clip Ridiculous Thoughts de The Cranberries.
Il figure dans le clip Make Some Noise des Beastie Boys où il interprète Ad-Rock, l'un des trois chanteurs du groupe.
Il apparaît également dans les clips Threw It on the Ground de The Lonely Island avec Ryan Reynolds, How the Day Sounds de Greg Laswell, ainsi que dans la série de trois clips de Danko Jones : Full Of Regret, Had Enough, I Think Bad Thoughts.

En 2012, il prête son image à Flying Lotus pour le clip Tiny Tortures, chanson provenant de l'album Until the Quiet Comes.





# Filmographie


Comme acteur


Cinéma

Longs métrages

  • 1989 : Retour vers le futur 2 (Back to the Future Part II) de Robert Zemeckis : Mickey

  • 1990 : Affaires privées (Internal Affairs) de Mike Figgis : Sean Stretch

  • 1990 : Avalon de Barry Levinson : Michael Kaye

  • 1991 : Paradise de Mary Agnes Donoghue : Willard

  • 1992 : Le Rêve de Bobby (Radio Flyer) de Richard Donner : Mike

  • 1992 : Forever Young de Steve Miner : Nat Cooper

  • 1993 : Les Aventures de Huckleberry Finn (The Adventures of Huck Finn) de Stephen Sommers : Huck Finn

  • 1993 : Le Bon Fils (The Good Son) de Joseph Ruben : Mark Evans

  • 1994 : L'Irrésistible North (North) de Rob Reiner : North

  • 1994 : À chacun sa guerre (The War) de Jon Avnet : Stuart « Stu » Simmons

  • 1996 : Flipper d'Alan Shapiro : Sandy

  • 1997 : Ice Storm (The Ice Storm) d'Ang Lee : Mike Carver

  • 1998 : Deep Impact de Mimi Leder : Leo Biederman

  • 1998 : The Faculty de Robert Rodriguez : Casey Conner

  • 1999 : Black and White de James Toback : Wren

  • 1999 : La Mémoire volée (The Bumblebee Flies Anyway) de Martin Duffy : Barney Snow

  • 2000 : Chain of Fools de Pontus Löwenhielm et Patrick von Krusenstjerna : Mikey

  • 2001 : Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) de Peter Jackson : Frodon Sacquet

  • 2002 : Ash Wednesday, le mercredi des cendres (Ash Wednesday) d'Edward Burns : Sean Sullivan

  • 2002 : Imagine 17 ans (All I Want) de Jeffrey Porter : Jones

  • 2002 : Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (The Lord of the Rings: The Two Towers) de Peter Jackson : Frodon Sacquet

  • 2003 : Spy Kids 3 : Mission 3D de Robert Rodriguez : le guide

  • 2003 : Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (The Lord of the Rings: The Return of the King) de Peter Jackson : Frodon Sacquet

  • 2004 : Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry : Patrick

  • 2005 : Hooligans (Green Street Hooligans) de Lexi Alexander : Matthew Buckner

  • 2005 : Sin City de Robert Rodriguez : Kevin

  • 2005 : Tout est illuminé (Everything Is Illuminated) de Liev Schreiber : Jonathan Safran Foer

  • 2006 : Paris, je t'aime de Vincenzo Natali : le garçon

  • 2006 : Bobby d'Emilio Estevez : William

  • 2007 : Day Zero de Bryan Gunnar Colle : Aaron Feller

  • 2008 : Crimes à Oxford (The Oxford Murders) d'Álex de la Iglesia : Martin

  • 2010 : Les Meilleurs Amis (The Romantics) de Galt Niederhoffer : Chip Hayes

  • 2012 : Celeste and Jesse Forever de Lee Toland Krieger : Scott

  • 2012 : Revenge for Jolly! de Chadd Harbold : Thomas

  • 2012 : Maniac de Franck Khalfoun : Frank Zito

  • 2012 : Le Hobbit : Un voyage inattendu (The Hobbit: An Unexpected Journey) de Peter Jackson : Frodon Sacquet

  • 2013 : American Stories (Pawn Shop Chronicles) de Wayne Kramer : Johnny Shaw

  • 2013 : Grand Piano d'Eugenio Mira : Tom Selznick

  • 2014 : Cooties d'Ace Norton : Clint

  • 2014 : Open Windows de Nacho Vigalondo : Nick Chambers

  • 2014 : Set Fire to the Stars d'Andy Goddard : John M. Brinnin

  • 2015 : Le Dernier Chasseur de sorcières (The Last Witch Hunter) de Breck Eisner : père Dolan 37e

  • 2016 : Le Casse (The Trust) d'Alex et Ben Brewer : David Waters

  • 2017 : I Don't Feel at Home in This World Anymore de Macon Blair : Tony

  • 2019 : Come to Daddy d'Ant Timpson : Norval Greenwood

  • 2021 : Inside Ted : Dans la tête du serial killer (No Man of God) d'Amber Sealey : Bill Hagmaier

  • 2023 : The Toxic Avenger de Macon Blair

  • date inconnue : L.A. Rush de Jiahuang Peng et Peng Chen : Stanley Wright7 (en postproduction7)




Courts métrages

  • 1993 : The Witness de Chris Gerolmo : le jeune garçon

  • 2009 : Beyond All Boundaries de David Briggs : caporal Wilfred Hanson / capitaine John C. Chapin (voix)

  • 2010 : Full of Regret de Jason Diamond et Josh Diamond : Mouse

  • 2011 : Fight for Your Right Revisited d'Adam Yauch : Ad-Rock

  • 2011 : Boobie de Bryan Gaynor : James

  • 2011 : I Think Bad Thoughts de Jason et Josh Diamond : Mouse

  • 2011 : The Death and Return of Superman de Max Landis : Cyborg Superman / Hank Henshaw

  • 2012 : Jason Alexander Joins the 99%

  • 2012 : The Ballad of Danko Jones de Jason et Josh Diamond : Mouse

  • 2012 : All in for the 99% de Joseph Quinn

  • 2012 : Red vs. Blue : Sigma (court métrage d'animation)

  • 2012 : The Narrative of Victor Karloch de Kevin McTurk : William Merriwether (voix)

  • 2013 : Setup, Punch de David Schlussel : Reuben Stein

  • 2013 : Tome of the Unknown de Patrick McHale : Wirt (voix)

  • 2013 : This Must Be the Only Fantasy de Todd Cole



Films d'animation

  • 2002 : The Adventures of Tom Thumb and Thumbelina de Glenn Chaika : Tom Thumb

  • 2006 : Happy Feet de George Miller : Mumble

  • 2009 : Numéro 9 de Shane Acker : no 9

  • 2011 : Happy Feet 2 de George Miller : Mumble

  • 2013 : Le vent se lève de Hayao Miyazaki : Sone (doublage, voix anglaise)



Télévision

  • 1990 : Child in the Night de Mike Robe : Luke

  • 1992 : Day-O de Michael Schultz : Dayo

  • 1997 : Les Aventures d'Oliver Twist (Oliver Twist) de Tony Bill : Jack Dawkins / Renard

  • 2012 : L'Île au trésor (Treasure Island) de Steve Barron : Ben GunnTéléfilms

  • 1990 : Child in the Night de Mike Robe : Luke

  • 1992 : Day-O de Michael Schultz : Dayo

  • 1997 : Les Aventures d'Oliver Twist (Oliver Twist) de Tony Bill : Jack Dawkins / Renard

  • 2012 : L'Île au trésor (Treasure Island) de Steve Barron : Ben Gunn



Téléfilms


    Séries télévisées
    • 1992 : Frasier : Ethan (voix)

    • 1996 : Homicide : McPhee Broadman (saison 5, épisode 8)

    • 2003 : Storyline Online : rôle inconnu (saison 2, épisode 1)

    • 2011 : Funny or Die Presents… : James (saison 2, épisode 8 - segment de Boobie)

    • 2011-2014 : Wilfred : Ryan Newman (49 épisodes)

    • 2016-2017 : Dirk Gently, détective holistique : Todd Brotzman (18 épisodes)

    • 2019 : Drunk History : Percy Shelley (saison 6, épisode 1) et John Raines (saison 6, épisode 13)

    • 2023 : Yellowjackets : Walter (saison 2, épisode 2)




    Séries d'animation
    • 1996 : Adventures from the Book of Virtues : Icarus (saison 1, épisode 3)

    • 2004 : Les Rois du Texas (King of the Hill) : Jason (saison 8, épisode 18)

    • 2006 / 2011 : Robot Chicken : William David Reynolds, Bailiff / Frodo Baggins, Frankenberry, Scarecrow (saison 2, épisode 15 / saison 5, épisode 13)

    • 2006 : Freak Show : Freak Mart Squirrel (saison 1, épisode 6)

    • 2010 : Glenn Martin DDS : Chester Chislehurst (saison 2, épisode 19)

    • 2012-2013 : Tron : La Révolte (Tron: Uprising) : Beck (19 épisodes)

    • 2014 : La Forêt de l'Étrange (Over the Garden Wall) : Wirt et voix additionnelles (mini-série, 10 épisodes)

    • 2018 : Summer Camp Island : Saxophone (saison 1, épisode 4)

    • 2018-2020 : Star Wars Resistance : Jace Rucklin (10 épisodes)




    Clips musicaux
    • Paula Abdul : Forever Your Girl (1989)

    • The Cranberries : Ridiculous Thoughts (1995)

    • The Apples in Stereo : Energy (comme réalisateur) (2006)

    • Greg Laswell (en) : How the Day Sounds (2008)

    • The Lonely Island : Threw It On the Ground (2009)

    • Danko Jones : Full of Regret (2010)

    • The Apples in Stereo : Dance Floor (2010)

    • Danko Jones : I Think Bad Thoughts (2011)

    • Beastie Boys : Make Some Noise (2011)

    • Flying Lotus : Tiny Tortures (2012)



    Jeux vidéo


    • 2006 : The Legend of Spyro: A New Beginning : Spyro

    • 2006 : Happy Feet : Mumble

    • 2006 : Lord of the Rings: Battle for Middle Earth II - Rise of the Witch King : Frodon Sacquet

    • 2007 : The Legend of Spyro: The Eternal Night : Spyro

    • 2008 : La Légende de Spyro : Naissance d'un dragon : Spyro

    • 2010 : God of War III : Deimos, le frère de Kratos

    • 2014 : Broken Age : Shay

    • 2015 : Lego Dimensions : Frodon Sacquet

    • 2018 : 11-11 Memories Retold : Harry

    • 2021 : Psychonauts 2 : Nick Johnsmith



    Comme producteur


    • 2014 : Cooties d'Ace Norton

    • 2014 : A Girl Walks Home Alone at Night d'Ana Lily Amirpour

    • 2014 : Open Windows de Nacho Vigalondo (producteur délégué)

    • 2014 : Set Fire to the Stars d'Andy Goddard (coproducteur)

    • 2015 : The Boy de Breck Eisner

    • 2016 : The Greasy Strangler (en) de Jim Hosking

    • 2017 : Bitch de Marianna Palka

    • 2018 : Mandy de Panos Cosmatos

    • 2019 : Daniel Isn't Real de Adam Egypt Mortimer

    • 2020 : Archenemy de Adam Egypt Mortimer

    • 2021 : Inside Ted : Dans la tête du serial killer (No Man of God) d'Amber Sealey








    Waha

    Masako Nozawa [Seiyu] [GON] - Dim 28 Aoû 2011 - 21:37









    # Bloc Technique
    Nom : 野沢 雅子, Nozawa Masako
    Nom d'épouse : 塚田 雅子, Tsukada Masako
    Date de naissance : 25 octobre 1936
    Lieu de naissance : Tōkyō
    Agence : Office Nozawa (qu'elle dirige)
    Groupe sanguin : O
    Taille : 1m57
    Divers : son animal de companie est Mako. Son mari, Masaaki Tsukada est aussi un Seiyu ! Elle a commencé sa carriere a 2 ans et a quitté 81 Produce en 2006.
    Site Web :






    # Description de wikipedia

    Masako Nozawa (野沢 雅子, Nozawa Masako), de son nom d'épouse Masako Tsukada (塚田 雅子, Tsukada Masako) le 25 octobre 1936 à Tōkyō, est une seiyū japonaise.

    Elle est célèbre pour sa participation à Dragon Ball.
    Le 1er avril 2006, elle a démissionné de 81 Produce pour créer sa société Office Nozawa.
    Son mari, Masaaki Tsukada, est également un seiyū.

    Masako Nozawa double des personnages de Dragon Ball depuis le début de la série.
    Elle fait notamment les voix de Gohan, Goku, Goten et Black Goku dans Dragon Ball Super.




    # Doublages






    Animation



    • (The) Galaxy Railways: A Letter from the Abandoned Planet dans le rôle de Tetsurō Hoshino

    • (The) Green Cat dans le rôle de Green

    • (The) Legend of Manxmouse dans le rôle de Harrison G. Tondemonezumi

    • (The) Marshmallow Times dans le rôle de Plum

    • 30,000 Miles sous la mer dans le rôle de Isamu

    • Adieu Galaxy Express 999, Galaxy Express 999, Galaxy Express 999 for Planetarium, Galaxy Express 999: Eternal Fantasy, Galaxy Express 999: Glass no Clair, Galaxy Express 999 ~Niji no Michishirube~, Galaxy Express 999: Eien no Tabibito Emeraldas, Galaxy Express 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!!, Galaxy Express 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka!! dans le rôle de Tetsurō Hoshino

    • Ai Shoujo Pollyanna Monogatari dans le rôle de Polly

    • Alice au pays des merveilles dans le rôle de Benny Bunny

    • Alice SOS dans le rôle de Devil Boss

    • Animation Kikou Marco Polo no Boken dans le rôle de Buddy

    • Arrow Emblem - Hawk of the Grand Prix dans le rôle de Hangorou Ouse

    • Ashita no Joe dans le rôle de Yuri

    • Astro Boy (TV 1/1963), Astro Boy (TV 3/2003) dans le rôle de Caveman boy

    • Asura : Asura

    • Attack No.1 dans le rôle de captain Higaki

    • Bakuto Sengen Daigunder dans le rôle de Cassie

    • Billy Inu Nandemo Shokai dans le rôle de Billy le chien

    • Biriken dans le rôle de Biriken

    • Boken Gabotenjima dans le rôle de Gabo

    • Botchan dans le rôle de Chibi

    • Boumbo dans le rôle de Boumbo

    • Calimero dans le rôle de Bunta

    • Casshan dans le rôle de Māru

    • Chappy dans le rôle de la Magicienne Nihei

    • Cho Denji Robo Combattler V dans le rôle de Ropet, Orleana, Kinta Ichinoki

    • Creamy, merveilleuse Creamy dans le rôle de vieille dame (ep 49)

    • Cross Game dans le rôle de Nomo

    • Cyborg 009 dans le rôle de Takeshi (ep 12)

    • Daisuki! Bubu-chacha dans le rôle de Houster

    • Dash! Yonkuro dans le rôle de Yonkurou hinomaru

    • Détective Conan dans le rôle de Furuyo Senma (ep 219)

    • Digimon : Gallantmon ou Dukemon

    • Digimon Savers dans le rôle de Dukemon

    • Digimon Tamers dans le rôle de Guilmon, Narrateur

    • Digimon Tamers: Battle of Adventurers, Digimon Tamers: Runaway Locomon, Digimon X-Evolution dans le rôle de Dukemon

    • Digital Monster X-Evolution dans le rôle de Dukemon

    • Dokonjo Gaeru dans le rôle de Hiroshi

    • Doraemon dans le rôle de Doraemon, Botako

    • Doraemon: Drifts in the Universe, Doraemon: Nobita & Robot Kingdom, Doraemon: Nobita Gets Lost in Space dans le rôle de Rogu, Log, Krulinpa

    • Dororon Enma-kun dans le rôle de Enma-kun

    • Dr.Slump Goku (ep 4,54-57,71)

    • Dragon Ball dans le rôle de Son Goku

    • Dragon Ball films 1 à 4 dans le rôle de Son Goku

    • Dragon Ball GT dans les rôles de Son goku, Son Gohan, Son Goten, Gogeta, Goku jr

    • Dragon Ball Kai Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Vegeto, Gotrunk ?

    • Dragon Ball Super : Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Black Goku, Vegeto

    • Dragon Ball Super: Broly : Son Goku, Gogeta

    • Dragon Ball Z : Baddack contre Freezer : Baddack

    • Dragon Ball Z : La Résurrection de ‘F’ : Son Goku, Son Gohan

    • Dragon Ball Z : Le Combat fratricide : Son Goku, Son Gohan, Thalès

    • Dragon Ball Z : Le Plan d'anéantissement des Saïyens : Son Goku, Son Gohan, Thalès

    • Dragon Ball Z dans le rôle de Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Baddack, Thales, Végéto, Gotenks, Gotrunk

    • Dragon Ball Z Films, TV Special et OAV 1 à 18 dans le rôle de Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Gotenks, Son Gohan future, Thales, Badack, Gogeta

    • Dragon Ball Z Kai : Baddack, Son Goku, Son Gohan, Son Goten,Vegeto

    • Dragon Ball Z: Battle of Gods : Son Goku, Son Gohan, Son Goten

    • Dragon Ball: Episode of Bardock : Baddack

    • Dual! Parallel Trouble Adventure dans le rôle de Urara Nanjōin (ou Reika Nanjoin)

    • Dual! Parallel Trouble Adventures Special dans le rôle de Urara Nanjōin (ou Reika Nanjoin)

    • Elmer no Bouken: My Father's Dragon dans le rôle de sourie

    • Flying Phantom Ship dans le rôle de Hayato

    • From the Apennines to the Andes dans le rôle de Luigi

    • Futari wa Pretty Cure Max Heart, Futari wa Pretty Cure Max Heart 2: Yukizora no Tomodachi dans le rôle de Round, Muta, Sanae Yukishiro

    • Futari wa Pretty Cure, Futari wa Pretty Cure Max Heart dans le rôle de Sanae Yukishiro

    • Galaxy Express 999 dans le rôle de Tetsurō Hoshino

    • Gamba to Kawauso no Boken dans le rôle de Gamba

    • Ganba no Boken dans le rôle de Ganba

    • Gatchaman dans le rôle de Seiji

    • Gegege no Kitarō: Nippon Bakuretsu!! dans le rôle de Kintaro

    • Genji dans le rôle de Zakuro

    • Ghost Slayers Ayashi dans le rôle de Saizou Tsuchigata (eps 19,20)

    • Ginga Hyouryuu Vifam, Ginga Hyouryuu Vifam 13 dans le rôle de Kents Norton

    • Golion/Voltron dans le rôle de Hiroshi Suzuishi/Pidge, Honerva/Haggar

    • Hacou l'abeille dans le rôle de Kumagoro

    • Hakaba Kitarō dans le rôle de Kitarō

    • Hakkenden: Legend of the Dog Warriors dans le rôle de Kamezasa

    • Hamtaro dans le rôle de Hamtaro's Granny, Roko-chan's, grand mere de laura

    • Hatarakids My Ham Gumi dans le rôle de Gaudi

    • Heidi dans le rôle de enfant

    • Hello Kitty dans le rôle de Souris ("Thumbelina")

    • Highschool Baseball Ninja dans le rôle de Yasutake

    • Himitsu no Akko-chan dans le rôle de Tonko

    • Hokkyoku no Muushika Miishika dans le rôle de Miishika

    • Honō no Tōkyūji Dodge Danpei dans le rôle de Chinnen Kobotoke

    • Hoshi no Ko Poron dans le rôle de Poron

    • Huckleberry no Bouken dans le rôle de Huckleberry Finn

    • Iczelion dans le rôle de Iczel, Iczel Black, Iczel Gold, Iczel Silver

    • Iga no Kabamaru dans le rôle de Suu Matsuno, Kabamaru (enfant)

    • Inakappe Taisho dans le rôle de Daizaemon Kaze

    • Jing: King of Bandits dans le rôle de Mama stout

    • Kaibutsu-kun dans le rôle de Taro Kaibutsu

    • Kaiketsu Zorori dans le rôle de Ishishi

    • Kamen no Ninja Akakage dans le rôle de Aokage

    • Karakuri Kengo Den Musashi dans le rôle de Lord Musashi

    • Kashi no Ki Mokku dans le rôle de Franko

    • Kekkaishi dans le rôle de Yumeko Hananokouji "Maza san"

    • Kiku-chan to Ōkami dans le rôle de Wolf

    • Kim no Jūjika dans le rôle de Sefan

    • Kirarin Revolution dans le rôle de La Grand mère

    • Kitaro le repoussant : Papa Globule

    • L'oiseau bleu dans le rôle de une des 7 âmes (lait)

    • La Tulipe noir dans le rôle de Danton

    • lamu dans le rôle de Kintarō

    • Le Tour du Monde en 80 Jours dans le rôle de Chico

    • Leo, le roi de la jungle dans le rôle de Gibo

    • Les Aventures de Claire et Tipoune dans le rôle de Spank

    • Les Aventures de Panda dans le rôle de Jumbo

    • les Enquêtes de Kindaichi Tomoyo dans le rôle de gonta

    • Les mysterieuses citée d'or dans le rôle de Esteban

    • Love Get Chu dans le rôle de Takemiya-sensei

    • Love Hina dans le rôle de Hina Urashima

    • Love Hina Final, Love Hina X'mas dans le rôle de Hina Urashima

    • Lupin III: Part II dans le rôle de Chiko (ep 90)

    • Magicien d'Oz dans le rôle de Tip/Princesse Ozma

    • Magie Bleue dans le rôle de Blink, Kakeru

    • Maicching Machiko-sensei dans le rôle de Kenta

    • Majokko Megu-chan dans le rôle de Saturn

    • Marie & Gali dans le rôle de Madame Curie

    • Marvelous Melmo dans le rôle de Hayato (ep 12)

    • Maya l'abeille, Maya l’abeille S02 : Shin Mitsubachi Maaya no Boken dans le rôle de Willy

    • Megamann EXE, MegaMan NT Warrior dans le rôle de Elec Mama

    • Microid S dans le rôle de Manabu

    • Miracle Shoujo Limit-chan dans le rôle de Tomi-san

    • Mirmo! dans le rôle de Kinta, Masako

    • Mojako dans le rôle de Baabii

    • Mokke dans le rôle de Nekomata (ep 22)

    • Monster Rancher dans le rôle de Rosetta

    • Montana Jones dans le rôle de Nicole, Oletta

    • Naruto dans le rôle de vieille dame (ep 187-188)

    • Nezumi Monogatari - George to Gerald no Bouken dans le rôle de Noma

    • Ninja Hattori-kun NinxNin Furusato Daisakusen no Maki dans le rôle de Mekamaro

    • Nodoka Mori no Dobutsu Daisakusen dans le rôle de Peter

    • O-bake no... Holly dans le rôle de Majobaba, Kakuzo

    • Obake no Q-tarō dans le rôle de Shin'ichi Ōhara

    • One Piece dans le rôle de Docteur Kureha

    • One Piece: Episode of Chopper + Fuyu ni Saku, Kiseki no Sakura (Film 9) dans le rôle de Dr. Kureha

    • Oshare Majo Love and Berry: Shiawase no Mahou dans le rôle de Principal Isabella

    • Overlord: Rigrit

    • Parappa the Rapper dans le rôle de Sister Corn (Eps. 1, 17)

    • Pikachu's Rescue Adventure dans le rôle de Elekid

    • Pinochio dans le rôle de pinochio

    • Pokémon Advanced Generation dans le rôle de Masamune

    • Prince Mackaroo dans le rôle de Semira

    • Princesse Anmitsu dans le rôle de Umeboshimaru (ep 26)

    • Rascal the Raccoon dans le rôle de Rascal

    • Requiem from the Darkness dans le rôle de White Hermit/Black Hermit

    • Sally, the Witch dans le rôle de Tonkichi Hanamura

    • Shin Dokonjo Gaeru dans le rôle de Hiroshi

    • Shugo Chara! Shugo Chara!! dans le rôle de Maruyama Haruki (ep 75)

    • Sora Tobu Yureisen dans le rôle de Hayato

    • Soreike! Anpanman dans le rôle de Lobster, Pachiri-kun, Shichuu-obasan, Wanta

    • Star Wars Vision: T0-B1

    • Tantei Gakuen Q dans le rôle de vieille dame

    • Tantei Shounen Kageman dans le rôle de Nekobee, Shinsuke

    • Tentou Mushi no Uta dans le rôle de Daizaemon Kaze

    • Teppei dans le rôle de Teppei Uesugi

    • Three Little Ghosts dans le rôle de Obaa-san

    • Tiger Mask dans le rôle de Takeshi

    • Time Bokan dans le rôle de Doumas Khan (ep 8)

    • Tokyo Pig dans le rôle de Wenworth

    • Tom Sawyer no Boken dans le rôle de Tom Sawyer

    • Tosho Daimos dans le rôle de Genta

    • Totsugeki! Pappara-tai dans le rôle de Sanchos, X-Heart

    • Tsubasa Chronicle dans le rôle de Kaigyo

    • Tsurikichi Sampei dans le rôle de Sanpei

    • Uchuu Patrol Hopper dans le rôle de Pu

    • Ultra B dans le rôle de Mama

    • Under Sea Boy Marine dans le rôle de Whitey

    • Ushiro no Shomen Daare dans le rôle de Kisaburō Nakane

    • Wansa-kun dans le rôle de Kouta

    • Yo-kai Watch Shadowside: Oni-ō no Fukkatsu



    Jeux vidéo



    • Battle Stadium D.O.N dans le rôle de Son Goku, Son Gohan

    • Digimon Tamers Battle Evolution dans le rôle de Guilmon

    • Dragon Ball Z dans le rôle de Son Goku, badack, Son Gohan, Son Goten, Thales, Vegeto, Gogeta, Gotenks

    • Egg Monster Hero 4 dans le rôle de Four-Dimensional Empress

    • Kingdom Hearts II dans le rôle de Merryweather

    • League of Legends : Wukong

    • PoPoRoGue dans le rôle de Gilda

    • Super Robot Wars series dans le rôle de Oreana, Ropet









    Takeshi Obata (death note) [Mangaka] [GON] - Jeu 28 Avr 2011 - 20:37










    # Bloc Technique
    Nom : 小畑・健, Obata Takeshi
    Date de naissance : 11 février 1969
    Lieu de naissance : Niigata, préfecture de Niigata, Japon
    Profession : Mangaka, Illustrateur, Chara-designer
    Distinctions : Prix Tezuka (1989), Prix Shōgakukan (1999), Prix culturel Osamu Tezuka (2003), Japan Expo Awards (2011)
    Éditeur associé : Shūeisha
    Scénariste associé : Yumi Hotta, Tsugumi Ohba
    Maître : Makoto Niwano
    Élèves : Nobuhiro Watsuki, Kentaro Yabuki, Yusuke Murata
    Groupe sanguin : AB
    Pseudo connu : 小畑健 (KOBATAKE Ken)






    # Biographie reprise sur wikipedia


    Takeshi Obata (小畑・健, Obata Takeshi) est un dessinateur de manga japonais.
    Il est né le 11 février 1969 à Niigata dans la préfecture de Niigata, au Japon.
    Il s'occupe principalement de dessiner dans l'ensemble de ses projets, laissant le scénario à différents scénaristes (原作者, gensakusha, litt. « auteur d'œuvre originale »).


    Il fait ses débuts dans le manga à l'âge de 16 ans avec l'œuvre 500 kounen no shinwa (littéralement « Mythologie a 500 années-lumière »), qui est récompensée par le second prix Osamu Tezuka.
    Il est ensuite encadré par Makoto Niwano avant de commencer sa première série Cyborg ji chan G (littéralement « G le cyborg vieillard »).

    Sa première œuvre à être adaptée en animé est Ningyo-soshi ayatsuri sakon (appelée en France "Sakon le ventriloque").
    Il est connu pour avoir travaillé sur Hikaru no go, histoire basé sur le jeu de go, Blue Dragon : Ral Ω Grad ainsi que sur le manga Death Note avec comme scénariste Tsugumi Ōba.

    Nobuhiro Watsuki, l'auteur de Kenshin le vagabond, fut son assistant durant quelques années et considère Takeshi Obata comme son mentor.
    Ils ont d'ailleurs étudié le manga ensemble à l'école spécialisée JAM « Japan Animation & Manga College » dans la ville de Niigata à l’ouest du Japon.

    En 2008, il entame, toujours avec Tsugumi Ōba, la publication de Bakuman., un manga narrant les péripéties de deux adolescents dont le rêve est de devenir mangakas.
    Cette même année, il est présent à la Japan Expo à Paris.

    En 2009, il travaille en tant que character designer sur le jeu vidéo Castlevania Judgment.

    À partir de janvier 2014, il dessine l'adaptation manga du light novel All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka sur un scénario de Ryōsuke Takeuchi.
    En décembre 2014, il relance le manga Gakkyū Hōtei avec Enoki Nobuaki, à l'origine du projet, en tant que scénariste.

    En novembre 2015, il reforme un duo avec Tsugumi Ōba et, ensemble, ils commencent une nouvelle série dans le magazine Jump Square : Platinum End.
    La série est disponible en version française et compilé en 14 volumes au format papier par Kazé.

    En octobre 2021, Takeshi Obata revient au dessin pour une série mensuelle publiée dans le Jump Square, Show-ha Shoten!, sur un scénario d'Akinari Asakura.
    Viz Media a acquis la licence de la série pour une diffusion en anglais en Amérique du Nord.

    En 2022, il travaille en tant que character designer sur le film Bubble.





    # Œuvres

    Mangas


  • 1985 : 500 kounen no shinwa

  • 1989 : Cyborg Jiichan G (sous le pseudonyme de Ken Kobatake)

  • Deteki teoku Rei! Kami Taro-kun

  • 1991 - 1992 : Arabian Majin Bokenta Ranpoo (魔神冒険譚(アラビアン)ランプ・ランプ) (scénario de Susumu Sendo)

  • Mugen Doshi - Dream Master

  • 1992 – 1993 : Rikijin Densetsu - Oni wo Tsugu mono

  • 1995 – 1996 : Karakurizoshi Ayatsuri Sakon (人形(からくり)草紙あやつり左近) avec Sharakumaro

  • 1998 – 2003 : Hikaru no go avec Yumi Hotta

  • 2003 : Hajime avec Otsuichi

  • 2003 – 2006 : Death Note (scénario de Tsugumi Ōba)

  • 2006 – 2007 : Blue Dragon : Ral Ω Grad avec Tsuneo Takano

  • 2008 : Hello Baby (one shot avec Masanori Morita)

  • 2008 : Urooboe Uroboros (うろおぼえウロボロス) (scénario de Nishio Ishin)

  • 2008 – 2012 : Bakuman. (scénario de Tsugumi Ōba)

  • 2014 : All You Need Is Kill (scénario de Ryōsuke Takeuchi)

  • 2014 : RKD-EK9 (one shot avec scénario de Nishio Ishin)
  • 2014 - 2015 : School Judgment (scénario de Enoki Nobuaki)

  • 2015 - 2021 : Platinum End (scénario de Tsugumi Ōba)

  • 2021 - en cours : Show-ha Shoten! (ショーハショーテン!?) (scénario de Asakura Akinari)



  • Jeu vidéo



    • 2009 : Castlevania Judgment







    # Distinctions


    • 2000 : 45e prix Shōgakukan catégorie shōnen pour Hikaru no go – avec Yumi Hotta (scénariste)

    • 2003 : 7e prix culturel Osamu Tezuka - Prix de l'innovation (nouveau prix) pour Hikaru no go – avec Yumi Hotta (scénariste)

    • 2007 : Prix Peng ! du meilleur manga pour Death Note (avec Tsugumi Ōba)

    • 2011 : Japan Expo Awards : meilleur shōnen pour Bakuman (avec Tsugumi Ōba (scénariste))







    Source : wikipedia
    Lien vers la fiche Bubble :
    Lien vers la fiche Platinum End :
    Lien vers la fiche All you need is kill :
    Lien vers la fiche Bakuman :
    Lien vers la fiche Death Note :




    Tsugumi Ōba (death note) [Mangaka] [GON] - Ven 15 Avr 2011 - 20:31










    # Bloc Technique
    Pseudonyme : Tsugumi Ōhba (大場つぐみ, Ōhba Tsugumi)
    Lieu de naissance : Tokyo, Japon
    Éditeur associé : Shūeisha
    Œuvres principales : Death Note, Bakuman., Platinum End






    # Description reprise sur wikipedia

    Tsugumi Ōhba (大場つぐみ, Ōhba Tsugumi) est un pseudonyme associé à un scénariste de manga né à Tokyo, dont on ne connaît pas l'identité officielle.
    Il est notamment connu pour ses collaborations avec le dessinateur Takeshi Obata , parmi lesquelles Death Note (2003-2006), Bakuman (2008-2012) et Platinum End (2015-2021).




    # Hypothèses reprises sur wikipedia

    Au vu de la popularité de Death Note, certains avancent que ce pseudonyme cache un scénariste célèbre.
    De plus, bien que Tsugumi soit un prénom féminin, il n'est pas rare de voir des auteurs de manga prendre un nom de plume du sexe opposé.
    Les rumeurs les plus persistantes avancent que ce serait Gamō Hiroshi, également mangaka, qui se cacherait sous ce pseudonyme, car dans la série Bakuman, l'oncle du personnage principal travaillait sur un gag-manga sur les super-héros, tout comme Hiroshi à son époque.
    De plus, les storyboards de Ōba ressemblent grandement à ceux de Gamō, en particulier en ce qui concerne le style de dessin.

    En tout cas, l'éditeur japonais Shūeisha garde le secret.
    Il indique dans une interview qu'il ressemble à Near, à cause de son côté casanier, mais son aptitude à apprendre des choses le rapprocherait également de Light.
    Il a révélé aussi que tout comme le personnage de L, il se tient souvent sur une chaise en repliant ses genoux, en particulier lorsqu'il a écrit le scénario de Death Note.




    # Œuvres reprises sur wikipedia


    • Death Note (2003-2006)

    • Bakuman. (2008-2012)

    • Platinum End (2015-2021)






    # Distinctions reprises sur wikipedia

    2007 : Prix Peng ! du meilleur manga pour Death Note (avec Takeshi Obata)






    Waha

    Horikita Maki [Actrice] [GON] - Mar 15 Mar 2011 - 1:02










    # Bloc Technique
    Nom : 堀北真希 (ほりきた まき), Horikita Maki
    Nom de naissance : Hara Marina
    Date de naissance : 6 Octobre 1988 à Kiyose (Tokyo)
    Profession : Actice
    Taille : 1m60
    Signe Astrologique : Balance
    Groupe Sanguin : B
    Famille : Elle a deux sœurs cadette
    Hobbies : Piano, lire des livres et des mangas
    Taille : Ekuni Kaori, Onda Riku et Alex Shearer
    Écrivains favoris: Ekuni Kaori, Onda Riku et Alex Shearer
    Manga favori : Seito Shokun !
    Animé favori : One Piece
    Matière favorite : Anglais
    Vêtements qu'elle adore porter : Les kimonos et les yukattas.
    Artistes musicaux favoris : SMAP, EXILE, Hirai Ken, SPITZ, Godspellers
    Cuisine favorite : japonaise
    Sport favori : Basket
    Site Web : horikita-collection






    # Parcours


    Maki Horikita (堀北真希, Horikita Maki), née le 6 octobre 1988 à Kiyose (Tokyo), est une actrice japonaise.
    Horikita Maki est son nom d'artiste, son nom de naissance est Marina Hara.
    Elle débute sa carrière en 2003.
    Elle a depuis joué dans de nombreux dramas et films japonais.
    Elle doit sa célébrité au drama Nobuta Wo Produce produit en 2005 ou elle joue au côté de Kamenashi Kazuya et Yamashita Tomohisa.
    Par la suite, on retiendra ses performences dans Kurosagi ainsi que Hanazakari No Kimitachi E.
    Pour ses trois rôles, elle obtient le Prix du Meilleur Second Rôle Féminin (Best Supporting Actress), et le Prix de la Meilleure Actrice.
    En octobre 2010 elle interpréta le rôle de Jeanne d'Arc dans une pièce de théâtre du même nom qui sera en effet un grand succès.
    En 2012, elle revient avec le rôle principal dans le drama intitulé "Umechan Sensei".
    En 2013, on la retrouve dans le dramas japonais Miss Pilot.
    En mars 2017, elle annonce qu'elle arrête sa carrière pour se consacrer à sa famille et à son premier enfant, né en décembre de l'année précédente.






    # Dramas



    • Whispers from a crime scene [ヒガンバナ~警視庁捜査七課~] (NTV, 2016) en tant que Nagisa Kinomiya

    • Nurses of the Palace [まっしろ] (TBS, 2015) en tant que Akari Arimura

    • Fathers [おやじの背中] (TBS, 2015) en tant que Mifuyu Marui (apparition dans l'épisode 5)

    • Miss Pilot (Fuji TV, 2013) en tant que Tezuka Haru

    • Umechan Sensei (NHK, 2012) en tant que Umeko Shimomura

    • Umareru (TBS, 2011) en tant que Manami

    • Kakashi SP (Fuji TV)

    • Yonimo Kimyona Monogatari SP (Fuji TV)

    • Kikoku (TBS 2010)

    • Wagaya no Rekishi en tant que Yame Namiko (Fuji TV, 2010)

    • Tokujo Kabachi !! (TBS, 2010)

    • Atashinchi no Danshi en tant que Mineta Chisato (Fuji TV, 2009)

    • Chance! (Fuji TV, 2009)en tant que Kawamura Tamaki

    • Danso no Reijin, en tant que Yamaguchi Yoshiko / Ri Kouran (TV Asahi, 2008)

    • Innocent Love en tant que Akiyama Kanon (Fuji TV, 2008)

    • Hanazakari no Kimitachi e SP (ou Hana kimi) en tant que Ashiya Mizuki (Fuji TV)

    • Tokyo Daikushu en tant que Sakuragi Haruko (NTV, 2008)

    • Atsu-hime en tant que Kazunomiya Chikako (NHK, 2008)

    • Koi no Kara Sawagi Drama Special Love Stories IV (NTV, 2007)

    • Galileo (Fuji TV, 2007, ep6)

    • Deru Toko Demasho! en tant que Shizuka Kamei (Fuji TV, 2007)

    • Hanazakari no Kimitachi e en tant que Ashiya Mizuki (Fuji TV, 2007)

    • Seito Shokun! en tant que Kimura Juria (TV Asahi, 2007)

    • Teppan Shoujo Akane!! en tant que Kagura Akane (TBS, 2006)

    • Densha Otoko Deluxe en tant que Yamada Aoi (Fuji TV, 2006)

    • Kurosagi en tant que Yoshikawa Tsurara (TBS, 2006)

    • Tsubasa no oreta tenshitachi en tant que Yuna (Fuji TV, 2006)

    • Nobuta o Produce en tant que Nobuko Kotani (NTV, 2005)

    • Densha otoko en tant que Yamada Aoi (Fuji TV, 2005)

    • Akechi Kogorou VS Kindaichi Kousuke (2005)

    • Ningen no Shoumei en tant que Kouri Sayaka (Fuji TV, 2004)

    • Kaidan Shin Mimibukuro (怪談新耳袋) 幽霊屋敷と呼ばれる家 (TBS, 2004)

    • Division 1 Houkago as Michida Mayuko (Fuji TV, 2004)

    • Doubutsu no Oisha-san (2003)

    • Keitai Deka Zenigata Mai en tant que Zenigata Mai (TBS, 2003)

    • Densha (2003)







    # Films



    • Kore de Ii no da!! Eiga★Akatsuka Fujio (2011)

    • Byakuyakou (2011)

    • Ooku (2010)

    • Memoirs of a Teenage Amnesiac(2009)

    • Arcana (2008)

    • Tokyo Shonen aka Tokyo Boy (2008)

    • Kurosagi (2008)

    • Always - Zoku 3chome no Yuhi (2007)

    • Koisuru Nichiyoubi Watashi Koishita (2007)

    • Argentine Baba (2007)

    • Chakusin Ari FINAL / One Missed Call FINAL (2006)

    • Keitai Deka THE MOVIE (2006)

    • Trick Movie 2 (2006)

    • Haru no Ibasho (2006)

    • Always : Crépuscule sur la troisième rue (2005)

    • Shinku (2005)

    • Hinokio (2005)

    • Gyakkyou Nine (2005)

    • Yogen (2005)

    • Hirakata (2004)

    • Sekai no Chuushin de Ai o Sakebu (2004)

    • Shibuya Kaidan 2 (2004)

    • Shibuya Kaidan (2004)

    • Seventh Anniversary (2003)

    • Cosmic Rescue (2003)







    # Jeux vidéo


    • Professeur Layton et l'Étrange village (2007)








    # Récompenses



    • Gold Dream Award 2010

    • Miss Lily Award 2010

    • Meilleure porteuse de cuir 2009 : BEST Leathernist 2009

    • Meilleur porteur de bijoux de la 19e exposition internationale de bijoux à Tokyo.

    • Vogue 2007 : Women of the Year Award

    • 11e Grand Prix Annuel du Drama de Nikkan Sports : Meilleure actrice pour Hanazakari no Kimitachi e

    • 54e Television Drama Academy Awards: Meilleure actrice pour Hanazakari no Kimitachi e

    • 49e Television Drama Academy Awards: Best Supporting Actress for Kurosagi

    • 29th Japan Academy Awards: Best Newcomer for Always -Sunset on Third Street

    • 46e Television Drama Academy Awards: Best Supporting Actress for Nobuta o Produce








    Waha

    Ueno Juri [Actrice] [GON] - Sam 5 Mar 2011 - 15:04








     
    # Bloc Technique
    Nom : 上野樹里, Ueno Juri
    Surnom : Jurippe
    Date de naissance : 25 Mai 1986
    Lieu de naissance : Kakogawa, Hyogo, Japon
    Groupe sanguin : A
    Taille : 1m67
    Signe : Gémeaux
    Divers : Ueno Juri est mariée avec Shō Wada (guitariste et chanteur du groupe Triceratops) depuis le 26 mai 2016
    Passions : Elle aime la musique, cuisiner et jouer du saxophone.
    Site Web :  






    # Films


    • 2003 : Joze to Tora to Sakana Tachi (Kanae)

    • 2004 : Swing Girls (Tomoko Suzuki)

    • 2004 : Chirusoku no Natsu (Mari Sugiyama)

    • 2005 : Summer Time Machine Blues (Haruka Shibata)

    • 2005 : Kame wa igai to hayaku oyogu(Suzume Katakura)

    • 2006 : Arch Angels (Fumio Shijo)

    • 2006 : 7 Gatsu 24 ka Dōri no Kurisumasu (Megumi Kamibayashi)

    • 2006 : Rainbow Song (Aoi Sato)

    • 2006 : Shiawase no Switch (Rei Inada)

    • 2006 : Deguchi no Nai Umi (Minako Narumi)

    • 2008 : Kodomo no Kodomo

    • 2008 : Guu-Guu Datte Neko de Aru (Naomi)

    • 2008 : Kung-Fu Kun

    • 2008 : Wanko the Movie 2 (Narratrice)

    • 2008 : Naoko (Naoko Shinomiya)

    • 2009 : Killer Virgin Road (Hiroko)

    • 2010 : Nodame Cantabile - The Movie I and II (Megumi Noda alias « Nodame »)

    • 2013 : Hidamari No Kanojo (Mao Watarai)

    • 2015 : The Beauty Inside (Woo-Jin)

    • 2016 : Aozora Yell (Yōko Sugimura)

    • 2016 : My Dad and Mr. Ito (Aya)






    # Dramas


    • 2003 : Teru Teru Kazoku (Akiko Iwata)

    • 2003 : Okaasan to issho (Kaori Matsui)

    • 2004 : Orange Days (Ayumi Kirishima)

    • 2005 : Engine (Misae Hoshino)

    • 2005 : Kindaichi Shōnen no Jikenbo – Kyuketsuki Densetsu Satsujin Jiken (Miyuki Nanase)

    • 2006 : Bokutachi no Sensou (Minami Kamoshita)

    • 2006 : Tsubasa No Oreta Tenshitachi (Ryoko Shimojo)

    • 2006 : Nodame Cantabile (Megumi Noda)  

    • 2007 : Jodan Ja Nai! (Eren Takamura)

    • 2007 : Marumaru Chibi Maruko-chan SP (Maruko-chan)

    • 2008 : Nodame Cantabile New Year Special in Europe (Megumi Noda)

    • 2008 : Loss Time Life

    • 2008 : Last Friends (Ruka Kishimoto)

    • 2009 : Ueno Juri to Itsutsu no Kaban

    • 2010 : Sunao ni Narenakute (Tukiko Mizuno)

    • 2011 : Gō (Gō)

    • 2014 : Europe Kikaku 26th Century Fox (Fumiko Sawano)

    • 2014 : Alisu no Toge (Asumi Mizuno)

    • 2014 : Hard to say I love you (Haru)

    • 2015 : Ourobouros (Inspector Mizuki Hibino)

    • 2015 : The Secret Message (Haruka)

    • 2016 : Kazoku no katachi (Hanako Kumagai)

    • 2018 : Good Doctor (Natsumi Seto)

    • 2019 : Medical Examiner Asagao (Asagao Maki)

    • 2020 : Theseus no ship (Yuki Tamura)








    Tite Kubo (Bleach) [Mangaka] [GON] - Lun 21 Fév 2011 - 11:59










    # Bloc Technique
    Vrai Nom : Noriaki Kubo
    Nom : 久保 帯人, Kubo Taito
    Date de naissance : 26 juin 1977
    Lieu de naissance : Fuchū, district d'Aki, préfecture de Hiroshima
    Œuvres principales : Bleach






    # Description reprise sur wikipedia

    Taito Kubo (久保 帯人, Kubo Taito, plus connu en Occident sous la transcription irrégulière Tite Kubo), de son vrai nom Noriaki Kubo, né le 26 juin 1977 à Fuchū, est un mangaka japonais.
    Il est connu pour être l'auteur du manga Bleach.





    # Biographie reprise sur wikipedia

    À l'école primaire, il est intéressé par l'architecture, le design et le manga.
    Appréciant de nombreux artistes et séries de manga comme Gegege No Kitaro (Kitaro le repoussant) de Shigeru Mizuki et Saint Seiya (Les Chevaliers du zodiaque) de Masami Kurumada, il décide de devenir mangaka.
    Ces œuvres influenceront son travail et son univers constitués de Yokaï et autres traditions folkloriques et mythologiques.

    En 1996, une de ses nouvelles Ultra Unholy Hearted Machine est publiée dans un numéro spécial du Weekly Shōnen Jump.
    Après la sortie de deux autres histoires courtes en 1997 et 1998, l'auteur sort sa première série, en 1999, Zombiepowder.
    La série est annulée en 2000, après 27 chapitres.

    En août 2001, sa nouvelle série Bleach débute dans le même magazine pour se terminer en août 2016.
    Ce manga relate l'histoire d'un lycéen (Ichigo Kurosaki) qui devient un shinigami et combat des âmes devenues maléfiques appelées hollows.
    Étant fan de rock et tout particulièrement du groupe grunge Nirvana , Tite Kubo baptisa son second manga Bleach en référence à leur premier album.
    En 2005, le manga est récompensé par le prix Shōgakukan dans la catégorie Shōnen.
    En 2004, sort une adaptation animée de Bleach par le studio Pierrot.
    Elle est composée de 366 épisodes et s'étale sur 7 ans.
    Deux OAV et quatre longs métrages d'animation ont également été réalisé entre 2006 et 2010.
    Tite Kubo réalise la doublure de Kon (mascotte humoristique de la série) dans le premier OAV de la série animée.

    En mars 2016, le chapitre 665 de Bleach qui devait être publié dans le Weekly Shônen Jump no 14 est reporté pour cause de maladie de l'auteur.
    La série prend fin en août 2016 avec 74 volumes et l'auteur termine la série comme il le souhaitait.
    Au Japon, le manga Bleach s'est écoulé à plus de 100 millions d'exemplaires entre 2001 et 2020.
    Une exposition Bleach EX s'est tenue entre le 18 décembre 2021 et le 16 janvier 2022.
    De plus, la suite et fin de la série d'animation, qui avait été arrêtée en 2012, est diffusée à partir d'octobre 2022 .

    Après la fin de Bleach, Tite Kubo prépare un one-shot pour les 50 ans du Weekly Shonen Jump.
    Le one-shot, Burn the Witch, paraît en juillet 2018.
    Le one-shot est continué avec la diffusion en 2020 d'un OAV et est toujours en prépublication dans le Weekly Shonen Jump.
    Bleach reprend finalement en août 2021 dans le Weekly Shonen Jump pour les 20 ans de l'œuvre avec un tout nouvel arc narratif intitulé Lamentation des mâchoires des enfers, qui est la suite directe de l'histoire.





    # Influences reprises sur wikipedia


    L'une des premières inspirations de Tite Kubo fut Shigeru Mizuki, l'auteur du manga Kitaro le repoussant.

    Bleach est d'abord conçu d'un désir de Kubo de dessiner des "shinigami" en kimono, ce qui a formé la base pour le design des shinigami dans son manga, et de la conception du personnage Rukia Kuchiki .

    Burn the Witch, elle, semble s'inspirer de l'univers déjà mis en place par l'auteur avec Bleach, mais transpose ce qu'il avait fait au Japon avec Londres, remplaçant les "hollows" par les "dragons" présents dans les contes de fée.





    # Œuvres

    Séries



    • Zombiepowder. (1999 - 2000, Weekly Shōnen Jump, Shūeisha. Traduit en français chez Tonkam).

    • Bleach (2001 - 2016, Weekly Shōnen Jump, Shueisha, 74 tomes. Traduit en français chez Glénat depuis 2003).

    • Burn the Witch (2020, Weekly Shōnen Jump, Shueisha.)



    Artbooks


  • Bleach All Colour But The Black

  • Bleach Official Bootleg

  • Bleach 13 BLADEs.


  • Autres


  • Bleach Official Character Book voiture

  • Bleach Official Anime Guide Book VIBEs

  • Bleach Official Character Book 2 MASKED

  • Bleach Official Character Book 3 UNMASKED


  • One Shot


  • Ultra Unholy Hearted Machine (1996, Weekly Shōnen Jump, Shueisha.)

  • Rune Master Urara (1996, Weekly Shōnen Jump, Shueisha.)

  • Bad Shield United (1997, Weekly Shōnen Jump, Shueisha.)

  • Burn The Witch (2018, Weekly Shōnen Jump, Shūeisha.)


  • Jeux vidéo


  • Sakura Wars (2019) – character designs





  • # Récompense

    En 2005, Tite Kubo remporte le prix Shōgakukan dans la catégorie Shōnen pour Bleach.








    Waha

    Kamina [Tengen Toppa Gurren Lagann] [GON] - Ven 28 Jan 2011 - 16:12









    # Bloc Technique
    Nom: カミナ, Kamina
    Pseudo : Aniki ?
    Race : Humain
    Sexe : Masculin
    Age : 18 ans
    Cheveux : bleus
    Yeux : rouges
    Taille : 184 cm
    Poids : 74 kg
    Seiyu : Konishi Katsuyuki (VF : Cédric Dumond)






    # Description de wikipedia

    Kamina est un jeune homme du village souterrain de Jiiha qui rêve de quitter le monde souterrain et aller à la surface, qu'il a vu une fois étant enfant.
    Il est dévoué à ses objectifs et bon orateur, influençant tous ceux qui l'entendent.

    Il convainc Simon de l'aider à creuser jusqu'à la surface, mais le plan échoua et il fut jeté en prison.
    Il quitte le village avec Simon et Yōko après la bataille avec le Ganmen qui détruisait Jiiha.
    Ils rencontrent beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis sur la surface et créent une force de résistance à l'Empire des Beastmen, la Brigade Gurren ; Kamina en devient le premier chef.

    Son caractère est bouillant et il a souvent à écouter ses tripes plutôt que la raison comme il se devrait.
    Il porte en Simon une confiance remarquable, mais il sait également quand le pousser de l'avant si la peur l'envahit.




    # Mon Avis

    Un des personnage qui m'a le plus accroché dans un animé ! Autant il peut paraitre fonceur autant ça façon de remotiver les autres fait que c'est un meneur né !
    je pense qu'on peut dire que Kamina est "legen... wait for it... dary ! Legendary!"






    Galerie Gurren Lagann :
    Tengen Toppa Gurren-Lagann (animé) :
    Gurren Lagann (manga)




    Waha

    Toda Erika [Actrice] [GON] - Ven 28 Jan 2011 - 0:01










    # Bloc Technique
    Nom : 戸田 恵梨香, Toda Erika
    Surnom : Tottsuan
    Profession: Actrice/Mannequin
    Date de naissance : 17 août 1988
    Lieu de naissance : Kobe (Japon)
    Agence : FLaMme
    Groupe sanguin : AB
    Taille : 1m62
    Signe astrologique : Lion
    Vie privée: Mariée à Matsuzaka Tori depuis 2020
    Famille : Parents, un grand frère et une petite sœur
    Site Web :






    # Biographie reprise sur wikipedia

    Sa carrière débute en 2005 dans le drama tragi-comique Nobuta o Produce avec le rôle de la populaire et sympathique Uehara Mariko.
    Elle enchaîne avec le rôle de l'innocente Misa Amane dans le film qui la rendra populaire Death Note aux côtés de Tatsuya Fujiwara.
    Après ce film, elle enchaîne les dramas comme Galcir et Liar Game ainsi que les contrats publicitaires.
    Elle fera en parallèle la suite du film qui l'a fait connaître Death Note 2: The Last Name.

    Erika Toda enchaîne les dramas avec le rôle du docteur Hiyama Mihoko dans Code Blue , le rôle de Kimoto Mami dans BOSS ainsi que le rôle de Ariake Koichi dans le mystère Ryūsei no kizuna où elle remporte plusieurs récompenses.
    Le drama Keizoku 2: SPEC3 met à l'épreuve son talent d'actrice puisqu'elle joue le rôle de Tōma Saya, une jeune femme sans bonnes manières au QI bien supérieur à la moyenne.
    Grâce à celui-ci, elle remporte le 67e Television Drama Academy Awards de la meilleure actrice.





    # Filmographie reprise sur wikipedia

    Dramas



    • 2000 : Audrey

    • 2004 : Division 1 Houkago

    • 2005 : Engine

    • 2005 : Nobuta o Produce

    • 2005 : Zutto Ai Takatta

    • 2006 : Jyoou no Kyoushitsu Special Part 1

    • 2006 : Gal Circle

    • 2006 : Kiseki no Dobutsuen

    • 2006 : Seishun Energy Mo Hitotsu no Sugar & Spice

    • 2006 : Tatta Hitotsu no Koi

    • 2007 : Tsubasa no Oreta Tenshitachi 2 Sakura

    • 2007 : Hana Yori Dango 2

    • 2007 : Liar Game

    • 2007 : Kiseki no Dobutsuen 2007

    • 2007 : Ushi ni Negai wo: Love & Farm

    • 2008 : Yukinojo Henge

    • 2008 : Kiseki no Dobutsuen 2008

    • 2008 : Arigato, Okan

    • 2008 : Ryūsei no kizuna

    • 2008-2017 : Code Blue

    • 2009 : BOSS

    • 2009 : Liar Game 2

    • 2010 : Unubore Deka

    • 2010 : Keizoku 2: SPEC

    • 2011 : Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta

    • 2011 : BOSS 2

    • 2012 : Kagi no Kakatta Heya

    • 2012 : Higashino Keigo Mysteries (Story 7)

    • 2013 : Shotenin Michiru no Mi no Uebanashi

    • 2013 : Summer Nude

    • 2013 : Umi no Ue no Shinryoujo

    • 2015 : the god of risk

    • 2017 : Reverse

    • 2018 : Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi to

    • 2019 : Scarlet



    Films



    • 2006 : Death Note

    • 2006 : Death Note 2: The Last Name

    • 2007 : Arthur and the Minimoys

    • 2007 : Presents ~Uni Senbei~

    • 2007 : Tengoku wa Matte Kureru

    • 2007 : Yume Juya

    • 2008 : L change the world

    • 2008 : Tea Fight

    • 2009 : Amalfi: Megami No 50-Byou

    • 2009 : Goemon

    • 2009 : Koikyokusei

    • 2009 : Oarai ni mo Hoshi wa Furu Nari

    • 2009 : Shizumanu Taiyo

    • 2010 : Liar Game: The final Stage

    • 2011 : DOGxPOLICE

    • 2011 : Hankyū densha

    • 2012 : SPEC: The Movie

    • 2013 : SPEC: Close

    • 2015 : April Fools

    • 2015 : Kakekomi

    • 2015 : The Emperor in August

    • 2015 : Yokokuhan

    • 2017 : Blade of the Immortal (Mugen no jûnin) de Takashi Miike

    • 2018 : Code Blue

    • 2019 : Almost a miracle

    • 2019 : The first supper



    Clips vidéo



    • Naohito Fujiki "HEY!FRIENDS"

    • Yurika Ohyama "SAYONARA", "HARUIRO"

    • May "Sarai no Kaze"

    • Funky Monkey Babys "Mō Kimi ga Inai"

    • Mika Nakashima "Orion"



    Publicités



    • 2005 : KDDI

    • 2005 : Koshien

    • 2006 : OLIVEdesOLIVE

    • 2007 : Haruyama

    • 2007-2008 : Kyoto Kimono Yuzen

    • 2008 : MAZDA

    • 2008 : Calbee

    • 2008 : Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

    • 2009 : CUPNOODLE







    # Récompenses


    • 2012 : 73e Television Drama Academy Awards : Meilleure actrice dans un second rôle pour Kagi no Kakatta Heya

    • 2012 : 16e Nikkan Sports Drama Grand Prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Kagi no Kakatta Heya

    • 2010 : 67e Television Drama Academy Awards : Meilleure actrice pour Keizoku 2: SPEC

    • 2009 : 13e Nikkan Sports Drama Grand Prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Liar Game 2

    • 2008 : 2e Tokyo Drama Awards : Meilleure actrice dans un second rôle pour Ryūsei no kizuna

    • 2008 : 59e Television Drama Academy Awards : Meilleure actrice dans un second rôle pour Ryūsei no kizuna

    • 2008 : 12e Nikkan Sports Drama Grand Prix : Meilleure actrice dans un second rôle pour Ryūsei no kizuna










    Eiichirō Oda (One Piece) [Mangaka] [GON] - Mer 22 Déc 2010 - 12:17









    # Bloc Technique
    Nom : 尾田 栄一郎, Oda Eiichirō
    Alias : Date de naissance : 1er janvier 1975
    Lieu de naissance : Kumamoto, préfecture de Kumamoto
    Conjoint : Chiaki Inaba
    Groupe sanguin : A
    Signe : Capricorne
    Maîtres : Shinobu Kaitani, Masaya Tokuhiro, Nobuhiro Watsuki
    Œuvres principales : Wanted, One Piece
    Éditeur associé : Shūeisha






    # Biographie reprise sur Wikipedia

    Eiichirō Oda (尾田 栄一郎, Oda Eiichirō) est un mangaka (dessinateur et scénariste de manga) né le 1er janvier 1975 à Kumamoto dans la préfecture de Kumamoto, au Japon.

    Il est mondialement connu pour avoir écrit le manga le plus vendu actuellement au Japon et dans le reste du monde : One Piece.

    Ce manga est entré dans le Livre Guinness des records pour être devenu le manga ayant le tirage le plus élevé du monde en décembre 2014.

    Dès l’âge de quatre ans, Oda décide de suivre une carrière de mangaka et se passionne pour les vikings (notamment grâce au manga Vic le Viking auquel il fait des allusions fréquentes dans One Piece) et les pirates.

    En 1992, il reçoit les honneurs du 44e Prix Tezuka pour sa nouvelle Wanted, un western dont le héros est hanté par le fantôme d’un homme qu’il a tué.
    L’année suivante voit sa première publication professionnelle, Un présent divin (神から未来のプレゼント, Kami kara mirai no puresento), dans le Jump Original d’octobre 1993.
    La même année, il gagne le concours de talent mensuel organisé par la rédaction du Weekly Shōnen Jump, le prix du manga Tenkaichi, avec la nouvelle intitulée Le démon solitaire (一鬼夜行, Ikki Yakō).

    Après avoir abandonné l’université, il se rend à Tokyo en 1994 et devient l’assistant de trois mangakas travaillant pour le Weekly Shōnen Jump : Shinobu Kaitani (Midoriyama Police Gang), Masaya Tokuhiro (Jungle no ōja tar-chan, Mizu no tomodachi kapparman) et Nobuhiro Watsuki (Kenshin le vagabond).
    Il travaille alors aux côtés d’un autre assistant: Hiroyuki Takei, qui créa par la suite Shaman King.

    En parallèle de son travail d’assistant, Eiichirō Oda publie deux nouvelles : Monsters dans le Autumn Special de 1994 et la première des deux versions de Romance Dawn dans le Summer Special de 1996.
    Quelques mois plus tard, il fait enfin sa première apparition dans les pages du Weekly Shōnen Jump avec la deuxième version de Romance Dawn.

    Mais Oda ne connait véritablement le succès qu’après la publication du premier chapitre de son œuvre phare, One Piece, dans le numéro 34 du Weekly Shōnen Jump de 1997.
    Le manga gagne alors très vite en popularité et devient une référence incontournable du genre shōnen au même titre que Dragon Ball d’Akira Toriyama.
    Il est l’un des rares mangakas à avoir dépassé la barre des 100 millions de mangas vendus pour une œuvre au Japon et chaque nouveau tome de la série se vend à plus de trois millions d’exemplaires.

    En 2004, il s’est marié avec Chiaki Inaba, une actrice ayant interprété Nami dans un épisode spécial du Jump Festa.

    Le 25 décembre 2006, le Weekly Shōnen Jump publie pour célébrer le 10e anniversaire de One Piece : Cross Epoch, un crossover réalisé par Eiichirō Oda et Akira Toriyama (son exemple parmi les mangakas).

    En octobre 2009, le manga One Piece atteint la barre de 170 millions d’exemplaires vendus au Japon d’après Shūeisha et bat ainsi le précédent record détenu par Dragon Ball, écoulé à 150 millions d’exemplaires.

    C’est en novembre 2010 que One Piece atteint la barre des 200 millions d’exemplaires vendus au Japon.
    Oda devient donc le premier mangaka à atteindre ce stade, avec seulement une série.
    En novembre 2013, c’est 300 millions d’exemplaires de One Piece qui sont imprimés au Japon3,4. One Piece est donc le manga le plus vendu au monde.

    En 2017, alors que One Piece fête son 20e anniversaire, il est annoncé que le manga a été édité à plus de 450 millions d'exemplaires.
    Au Japon, le tirage s'élève à 380 millions d'exemplaires, tandis que dans le reste du monde ce sont 70 millions d'exemplaires des aventures du célèbre pirate qui sont en circulation (dans 42 pays).




    # Distinctions


    • 1992 : Prix Tezuka pour Wanted!

    • 2000 : Nommé au prix culturel Osamu Tezuka pour One Piece

    • 2001 : Nommé au prix culturel Osamu Tezuka pour One Piece

    • 2002 : Nommé au prix culturel Osamu Tezuka pour One Piece

    • 2011 : Drapeau : Allemagne Prix Peng ! du meilleur manga du Japon ou d'Asie orientale pour One Piece

    • 2012 : Grand prix de l'Association des auteurs de bande dessinée japonais pour One Piece






    # Œuvres


      1992 - Wanted - Eiichiro Oda (manga) - Scénariste, Dessinateur
      1997 - One Piece (manga) - Scénariste, Dessinateur
      1999 - One Piece (animé) - Auteur
      2001 - One Piece - Artbook (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2002 - One Piece - Databook (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2003 - One Piece - Anime Comics (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2005 - One Piece - The first log (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2009 - One Piece - Films (animé) - Auteur
      2010 - One Piece - Manga novel (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2011 - One Piece - Roman (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2012 - One Piece X Toriko - Shonen Heroes manga
      2012 - Chopperman - le Super Docteur des petits et des grands (manga) - Scénariste
      2012 - Chopperman (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2012 - One Piece - Oav (animé) - Auteur
      2014 - One Piece - Party (manga) - Scénariste
      2017 - One Piece Magazine (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2017 - One Piece - Episode of East Blue (animé) - Auteur
      2018 - One Piece - Doors (manga) - Scénariste, Dessinateur
      2018 - One Piece - Episode of Skypiea (animé) - Auteur
      2019 - Romance Dawn (animé) - Auteur





    Hayao Miyazaki (Princesse Mononoké) [Réalisateur, animateur, scénariste, producteur] [GON] - Dim 19 Déc 2010 - 19:21










    # Bloc Technique
    Nom : 宮崎 駿, Miyazaki Hayao
    Date de naissance : 5 janvier 1941
    Lieu de naissance : Tokyo (Japon)
    Profession : Animateur, Réalisateur, Scénariste, Écrivain, Mangaka
    Nationalité : Japonaise






    # Description reprise sur wikipedia

    Hayao Miyazaki (宮崎 駿, Miyazaki Hayao), né le 5 janvier 1941 à Tokyo, est un animateur, réalisateur, producteur, scénariste, écrivain et mangaka japonais.
    Cofondateur du Studio Ghibli avec Isao Takahata, il obtient une renommée internationale grâce à son talent de conteur et ses films d'animation.
    Il est considéré comme l'un des cinéastes les plus accomplis de l'histoire de l'animation.

    Né dans le quartier de Bunkyō à Tokyo, Miyazaki s'intéresse très tôt aux mangas et à l'animation et rejoint Toei Animation en 1963.
    Pendant ses premières années au studio, il travaille comme intervalliste et collabore ensuite avec le réalisateur Isao Takahata.
    Au sein de Toei, Miyazaki contribue notamment aux films Doggie March et Garibā no uchū ryokō. Il fournit des animations clés à d'autres films de Toei, comme Le Chat botté et L'Île au trésor, avant de passer à A-Pro en 1971, où il coréalise Edgar de la Cambriole aux côtés de Takahata.
    Après être passé chez Zuiyō Eizō (connu plus tard sous le nom de Nippon Animation) en 1973, Miyazaki travaille comme animateur sur World Masterpiece Theater, et réalise la série télévisée Conan, le fils du futur (1978).
    Il rejoint la Tokyo Movie Shinsha en 1979 pour réaliser son premier long métrage Le Château de Cagliostro ainsi que la série télévisée Sherlock Holmes.
    À la même époque, il écrit et illustre le manga Nausicaä de la Vallée du Vent (1982-1994), et il réalise également son adaptation cinématographique de 1984, produite par Topcraft.

    Miyazaki cofonde le Studio Ghibli en 1985.
    Il réalise de nombreux films avec Ghibli, dont Le Château dans le ciel (1986), Mon voisin Totoro (1988), Kiki la petite sorcière (1989) et Porco Rosso (1992).
    Ces films connaissent un succès critique et commercial au Japon.
    Le film suivant de Miyazaki, Princesse Mononoké, est le premier film d'animation à remporter le Japan Academy Prize du film de l'année, et devient à sa sortie en 1997 le plus gros succès commercial de l'histoire du box-office japonais ; sa distribution dans le monde occidental accroît considérablement la popularité et l'influence de Ghibli en dehors du Japon.
    Son film Le Voyage de Chihiro, sorti en 2001, devient le film le plus rentable de l'histoire du Japon, remporte l'Oscar du meilleur film d'animation et est souvent classé parmi les plus grands films des années 2000. Les films ultérieurs de Miyazaki — Le Château ambulant (2004), Ponyo sur la falaise (2008) et Le vent se lève (2013) — connaissent eux aussi un succès critique et commercial.
    Bien qu'après la sortie du Vent se lève Miyazaki déclare cesser les longs métrages, en 2023 sort le long métrage Le Garçon et le Héron.

    Les œuvres de Miyazaki sont caractérisées par la récurrence de thèmes tels que la relation de l'humanité avec la nature et la technologie, la salubrité des modes de vie naturels et traditionnels, l'importance de l'art et de l'artisanat, et la difficulté de maintenir une éthique pacifiste dans un monde violent.
    Les protagonistes de ses films sont souvent des filles ou des jeunes femmes fortes, et plusieurs de ses films présentent des protagonistes moralement ambigus dotés de qualités rédemptrices.
    Les œuvres de Miyazaki sont très appréciées et récompensées ; le réalisateur est nommé personne de mérite culturel pour ses contributions culturelles exceptionnelles en novembre 2012 et reçoit l'Oscar d'honneur pour son impact sur l'animation et le cinéma en novembre 2014.
    Miyazaki est cité comme une source d'inspiration pour de nombreux animateurs, réalisateurs et écrivains.




    # Biographie reprise sur wikipedia


    Enfance et jeunesse


    Hayao Miyazaki naît le 5 janvier 1941 à Tokyo dans le quartier d’Akebono dans l’arrondissement de Bunkyō.
    Il est le deuxième d’une fratrie de quatre garçons.
    Son père, Katsuji Miyazaki (né en 1915), est alors directeur de Miyazaki Airplane, une entreprise en aéronautique appartenant à son frère (l’oncle de Hayao) qui fabrique des gouvernes pour des avions de chasse de type zéro pendant la Seconde Guerre mondiale.
    Cette entreprise permet à la famille Miyazaki de demeurer prospère pendant les premières années de sa vie.
    Le père de Miyazaki aime acheter des tableaux et les montrer à ses invités, mais il n'a guère de connaissances artistiques.
    Il déclare s'être engagé dans l'armée impériale japonaise vers 1940 ; après avoir déclaré à son commandant qu'il ne souhaite pas se battre à cause de sa femme et de son jeune enfant, il est libéré après un sermon sur le manque de loyauté.
    Selon Miyazaki, son père lui raconte souvent ses exploits, et affirme avoir continué à fréquenter les boîtes de nuit après avoir eu 70 ans.
    Katsuji Miyazaki décède le 18 mars 1993.
    Après sa mort, Miyazaki considère qu'il a souvent eu une vision négative de son père et que celui-ci n'a jamais rien dit de « noble ou d'inspirant ».
    Il regrette de ne pas avoir eu de discussion sérieuse avec son père et pense avoir hérité de ses « sentiments anarchistes et de son manque d'intérêt pour les contradictions ».

    Miyazaki note que certains de ses premiers souvenirs sont ceux de « villes bombardées ».
    En 1944, alors qu'il a trois ans, sa famille est évacuée à Utsunomiya.
    Après le bombardement de la ville en juillet 1945, sa famille et lui sont évacués à Kanuma, également située dans la préfecture de Tochigi au nord de Tokyo.
    Le bombardement laisse une impression durable sur Miyazaki, alors âgé de quatre ans.
    Enfant, Miyazaki souffre de problèmes digestifs et on lui dit qu'il ne vivra pas plus de 20 ans, lui donnant l'impression d'être un paria.
    De 1947 à 1955, Yoshiko, la mère de Miyazaki, souffre du Mal de Pott, une forme de tuberculose ; elle passe les premières années à l'hôpital avant d'être soignée à la maison.
    Yoshiko, qui est frugale, est décrite comme une femme intelligente, plutôt réservée et stricte, qui remet régulièrement en question les « normes socialement acceptées ».
    Elle est la plus proche de Miyazaki et exerce une forte influence sur lui et sur ses œuvres ultérieures.
    Yoshiko Miyazaki meurt en juillet 1983 à l'âge de 72 ans.

    Miyazaki entre à l'école en 1947, dans une école primaire d'Utsunomiya, où il suit les cours de la première à la troisième année.
    Après le retour de sa famille au quartier Suginami de Tokyo, Miyazaki termine sa quatrième année à l'école élémentaire Ōmiya et la cinquième à l'école élémentaire Eifuku, qui vient d'être créée après avoir été séparée de l'école élémentaire Ōmiya.
    Après avoir obtenu son diplôme d'Eifuku en faisant partie de la première classe de diplômés, il fréquente le collège Ōmiya.
    Il aspire à devenir un dessinateur de manga, mais découvre qu'il ne sait pas dessiner les gens ; à la place, il ne dessine que des avions, des chars et des cuirassés pendant des années.
    Miyazaki est influencé par des dessinateurs de manga, comme Tetsuji Fukushima, Soji Yamakawa et Osamu Tezuka.
    Prenant conscience qu’il ne fait que copier le style de Tezuka, il brûle tous les mangas qu’il a dessinés, estimant que cela entrave son propre développement en tant qu'artiste.
    À cette époque, Miyazaki va souvent voir des films avec son père, qui est un cinéphile passionné ; parmi les films qui le marquent figurent Le Repas (めし, Meshi, 1951) et Tasogare Sakaba (1955).

    Après avoir obtenu son diplôme du collège Ōmiya, Miyazaki entre au lycée de Toyotama.
    Au cours de sa troisième et dernière année, il découvre le premier long métrage d'animation en couleur du Japon, Le Serpent blanc (白蛇伝, Hakuja den, 1958), qui suscite son intérêt pour l'animation ; il sort en cachette regarder le film au lieu d'étudier pour ses examens d'entrée.
    Le film est une révélation pour Miyazaki, qui raconte plus tard être tombé amoureux de l'héroïne du film, Pai-nyan, et en avoir pleuré toute la nuit, profondément affecté.
    Il affirme avoir été « ému jusqu'au plus profond de [son] âme » et que « l'univers pur et sincère du film » a fait ressortir un aspect de lui qui « aspirait désespérément à valoriser le monde plutôt qu'à le renier ».
    Après avoir obtenu son diplôme à Toyotama, Miyazaki s'inscrit au département d'économie politique de l'Université Gakushuin, avec une spécialisation en théorie industrielle japonaise.
    Il rejoint le « Club de recherche sur la littérature pour enfants », ce qui se rapproche le plus à l'époque d'un club de bande dessinée.
    Il est parfois le seul membre du club. Pendant son temps libre, Miyazaki rend visite à son professeur d'art du collège et dessine dans son atelier, où ils boivent tous les deux et « parlent de politique, de la vie, de toutes sortes de choses ».
    À cette époque, il dessine également des mangas ; il ne termine jamais ses récits, mais accumule des milliers de pages de débuts d'histoires.
    Il approche aussi fréquemment les éditeurs de mangas pour louer leurs histoires.
    En 1960, Miyazaki assiste aux manifestations contre l'Anpo, ayant développé un intérêt après avoir vu des photographies dans l'Asahi Graph ; à ce moment-là, il est trop en retard pour participer aux manifestations.
    Miyazaki est diplômé de Gakushuin en 1963 avec des diplômes en sciences politiques et en économie.

    Début de carrière


    Miyazaki commence sa carrière en 1963 au studio Toei ; c'est la dernière année où la société embauche régulièrement.
    Il perçoit un salaire de dix-neuf mille cinq cents yens, tandis que le loyer de son petit appartement dans le quartier Nerima lui coûte six mille yens.
    Miyazaki travaille comme intervalliste sur le film d'animation Doggie March (わんわん忠臣蔵, Wanwan Chūshingura) et série télévisée d'animation Ken, l'enfant-loup (狼少年ケン, Ōkami shōnen Ken), tous deux réalisés en 1963.
    Il travaille également sur Garibā no uchū ryokō (の宇宙旅行, 1964).
    Quand des troubles syndicaux éclatent en 1964 au sein du studio, Miyazaki prend la tête des manifestants et devient secrétaire en chef du syndicat des travailleurs.
    Miyazaki travaille ensuite comme animateur en chef, concepteur artistique et chef décorateur sur Horus, prince du Soleil (太陽の王子ホルスの大冒険, Taiyo no oji : Horusu no daiboken, 1968).
    Tout au long de la production du film, Miyazaki travaille en étroite collaboration avec son mentor, Yasuo Ōtsuka, dont la vision de l'animation influence profondément son travail.
    Réalisé par Isao Takahata, avec qui Miyazaki continue de collaborer jusqu'à la fin de sa carrière, le film est très apprécié et considéré comme une œuvre charnière dans l'évolution de l'animation.
    Miyazaki s'installe dans une résidence à Ōizumigakuenchō en avril 1969, après la naissance de son deuxième fils.

    Sous le pseudonyme d'Akitsu Saburō (秋津 三朗), Miyazaki écrit et illustre le manga Le Peuple du désert (砂漠の民, Sabaku no tami), publié en 26 épisodes entre septembre 1969 et mars 1970 dans le Shōnen shōjo shinbun (少年少女新聞, littéralement Journal des garçons et des filles).
    Il est influencé par des histoires illustrées comme Evil Lord of the Desert (沙漠の魔王, Sabaku no maō).
    Miyazaki réalise également l'animation principale du film Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko, 1969), réalisé par Kimio Yabuki.
    Il crée une série manga de 12 chapitres pour la promotion du film, publiée dans l'édition dominicale du Tokyo Shimbun de janvier à mars 1969.
    Miyazaki propose plus tard des scènes dans le scénario de Le Vaisseau fantôme volant (空飛ぶゆうれい船, Sora tobu yûreisen, 1969), dans lesquelles des chars militaires provoquent une hystérie collective dans le centre-ville de Tokyo, et est engagé pour faire le story-board et l'animation des scènes.
    En 1970, Miyazaki déménage à Tokorozawa.
    L'année suivante, il développe la structure, les personnages et les dessins pour l'adaptation de L'Île au trésor d'Hiroshi Ikeda ; il crée l'adaptation manga en 13 parties, imprimée dans le Tokyo Shimbun de janvier à mars 1971.
    Miyazaki fournit également l'animation clé pour Ali Baba et les quarante voleurs (アリババと40匹の盗賊, Alibaba to yonjūbiki no tōzoku, 1971).

    En août 1971, Miyazaki quitte Toei et rejoint Isao Takahata et Yōichi Kotabe aux studios A-Pro, où il réalise ou co-réalise avec Takahata 23 épisodes de Edgar de la Cambriole (ルパン三世, Rupan Sansei, aussi connue sous le nom de Lupin the Third Part I), souvent sous le pseudonyme de Teruki Tsutomu (照樹 務).
    Les deux hommes préparent le tournage d'une série basée sur les livres d'Astrid Lindgren, Fifi Brindacier, en concevant de nombreux storyboards ; la série est annulée après que Miyazaki et Takahata n'ont pas réussi à rencontrer Lindgren, et la permission de terminer la série leur est refusée.
    En 1972 et 1973, Miyazaki écrit, conçoit et anime deux courts métrages Panda Petit Panda (パンダ・コパンダ, Panda Kopanda), réalisés par Takahata.
    Après être passés de A-Pro à Zuiyō Eizō en juin 1973, Miyazaki et Takahata travaillent sur World Masterpiece Theater (世界名作劇場, Sekai meisaku gekijō), qui présente leur série d'animation Heidi (アルプスの少女ハイジ, Arupusu no Shōjo Haiji), une adaptation de Heidi de Johanna Spyri. Zuiyō Eizō devient en juillet 1975 Nippon Animation.
    Miyazaki réalise également la série télévisée Conan, le fils du futur (未来少年コナン, Mirai Shōnen Conan, 1978), une adaptation du roman Après la vague d'Alexander Key.

    Avancée


    Miyazaki quitte Nippon Animation en 1979, pendant la production d'Anne… la maison aux pignons verts (赤毛のアン, Akage no An) ; il assure la conception et l'organisation des scènes des quinze premiers épisodes.
    Il passe chez Telecom Animation Film, une filiale de TMS Entertainment, pour réaliser son premier long métrage d'animation, Le Château de Cagliostro (ルパン三世カリオストロの城, Rupan sansei: Kariosutoro no shiro, 1979), un film Lupin III.
    Dans le cadre de ses fonctions à Telecom, Miyazaki contribue à la formation des nouveaux animateurs.
    Miyazaki réalise six épisodes de Sherlock Holmes (名探偵ホームズ, Meitantei Hōmuzu) en 1981, jusqu'à ce que des problèmes avec la succession de Sir Arthur Conan Doyle entraînent une suspension de la production ; Miyazaki est occupé ailleurs lorsque ces problèmes sont résolus, et les épisodes restants sont réalisés par Kyosuke Mikuriya.
    Ils sont diffusés de novembre 1984 à mai 1985.
    Miyazaki illustre également le roman graphique Le Voyage de Shuna (シュナの旅, Shuna no tabi), inspirée du conte populaire tibétain Le prince qui est devenu un chien.
    Le roman est publié par Tokuma Shoten en juin 1983, et est adapté à la radio en 1987.
    Les Notes de rêveries de Hayao Miyazaki (宮崎駿の雑想ノート, Miyazaki Hayao no Zassō nōto) sont aussi publiées de manière irrégulière entre novembre 1984 et octobre 1994 dans Model Graphix ; certaines de ces histoires sont diffusées à la radio en 1995.

    Après la sortie du Château de Cagliostro, Miyazaki réfléchit à une adaptation en film d'animation de la bande dessinée Rowlf de Richard Corben et soumet l'idée à Yutaka Fujioka de TMS.
    En novembre 1980, une proposition est formulée pour acquérir les droits du film.
    À cette époque, Miyazaki est également sollicité par la rédaction d'Animage pour une série d'articles de magazine.
    Au cours de conversations ultérieures, il montre ses carnets de croquis et discute de ses idées d'animation avec les rédacteurs Toshio Suzuki et Osamu Kameyama, qui voient le potentiel d'une collaboration pour leur développement en animation.
    Deux projets sont proposés : Warring States Demon Castle (戦国魔城, Sengoku ma-jō), qui se déroule durant l'époque Sengoku, et l'adaptation de Rowlf.
    Les deux sont rejetés, car la société n'est pas disposée à financer des animations qui ne sont pas basées sur des mangas existants et parce que les droits de l'adaptation de Rowlf ne sont pas obtenus.
    Un accord est conclu pour que Miyazaki développe ses croquis et ses idées dans un manga pour le magazine, à condition qu'il ne soit jamais transformé en film.
    Le manga — intitulé Nausicaä de la Vallée du Vent — est publié de février 1982 à mars 1994.
    L'histoire, telle qu'elle est réimprimée dans les volumes tankōbon, s'étend sur sept volumes pour un total combiné de 1 060 pages.
    Miyazaki dessine les épisodes principalement au crayon, et le manga est imprimé en monochrome à l'encre aux tons sépia.
    Miyazaki démissionne de Telecom Animation Film en novembre 1982.

    Après le succès de Nausicaä de la Vallée du Vent, Yasuyoshi Tokuma, le fondateur de Tokuma Shoten, encourage Miyazaki à travailler sur son adaptation cinématographique.
    Miyazaki refuse dans un premier temps, puis accepte à condition de la réaliser.
    L'empoisonnement au mercure de la baie de Minamata et la réaction de la nature à l'incident, qui prospère dans un environnement empoisonné, inspire à Miyazaki le monde pollué du film.
    Pour réaliser l'animation du film, Miyazaki et Takahata choisissent le petit studio Topcraft, estimant que le talent artistique du studio permettrait de retranscrire l'atmosphère sophistiquée du manga au cinéma.
    La préproduction commence le 31 mai 1983 ; Miyazaki rencontre des difficultés dans la création du scénario, avec seulement seize chapitres du manga à travailler.
    Takahata fait appel au musicien expérimental et minimaliste Joe Hisaishi pour composer la musique du film.
    Nausicaä de la Vallée du Vent sort le 11 mars 1984 et rapporte 1,48 milliard de yens au box-office.
    Le film est souvent considéré comme l'œuvre pivot de Miyazaki, qui a consolidé sa réputation en tant qu'animateur.
    Il est loué pour sa représentation positive des femmes, en particulier celle du personnage principal Nausicaä.
    Des critiques ont affirmé que Nausicaä de la Vallée du Vent aborde des thèmes pacifistes et féministes, mais Miyazaki n'est pas de cet avis et prétend qu'il ne cherche qu'à divertir.
    La réussite de l'adaptation cinématographique du manga ouvre la voie à d'autres collaborations.
    En avril 1984, Miyazaki ouvre son propre bureau dans le quartier de Suginami, qu'il nomme Nibariki.

    Studio Ghibli



    Premiers films (1985-1996)
    En juin 1985, Miyazaki, Takahata, Tokuma et Suzuki fondent la société de production d'animation Studio Ghibli, avec le financement de Tokuma Shoten.
    Le premier film du Studio Ghibli, Le Château dans le ciel (天空の城ラピュタ, Tenkū no shiro Rapyuta, 1986), est réalisé par la même équipe que Nausicaä.
    Miyazaki s'inspire de l'architecture grecque et des « modèles urbanistiques européens » pour concevoir le décor du film.
    Une partie de l'architecture du film s'inspire également d'une ville minière galloise ; Miyazaki a en effet assisté à la grève des mineurs lors de sa première visite au Pays de Galles en 1984 et dit avoir admiré le dévouement des mineurs à leur travail et à leur communauté.
    Le film suivant de Miyazaki, Mon voisin Totoro (となりのトトロ, Tonari no Totoro), sort en même temps que Le Tombeau des lucioles (火垂るの墓, Hotaru no haka) de Takahata en avril 1988 afin de préserver la situation financière du Studio Ghibli.
    Le travail simultané sur les deux films est chaotique pour les artistes du studio.
    Mon voisin Totoro traite de la relation entre l'environnement et l'humanité, contrairement à Nausicaä, qui met l'accent sur les effets négatifs de la technologie sur la nature.
    Bien que le film soit acclamé par la critique, il ne connaît pas de succès au box-office.
    Cependant, les produits dérivés du film connaissent un grand succès, et le film est depuis considéré comme un classique.

    En 1987, le Studio Ghibli acquiert les droits pour créer une adaptation cinématographique du roman Kiki la petite sorcière (魔女の宅急便, Majo no takkyūbin) d’Eiko Kadono.
    Le travail de Miyazaki sur Mon voisin Totoro l'empêche de réaliser l'adaptation.
    Le film doit donc initialement être réalisé par Sunao Katabuchi et écrit par Nobuyuki Isshiki, mais Miyazaki, mécontent du script, finit par reprendre la réalisation du film.
    Kadono est mécontente des différences entre le livre et le scénario.
    Miyazaki et Suzuki lui rendent visite et l'invitent au studio, à la suite de quoi elle leur donne son feu vert.
    Le film doit initialement être une émission de 60 minutes, mais il devient un long métrage après que Miyazaki achève les storyboards et le scénario.
    La première de Kiki la petite sorcière a lieu le 29 juillet 1989.
    Le film rapporte 2,15 milliards de yens au box-office et devient le film le plus rentable au Japon en 1989.

    De mars à mai 1989, le manga Hikōtei jidai (飛行艇時代) de Miyazaki est publié dans le magazine Model Graphix.
    Miyazaki entame la production d'un film de 45 minutes basé sur le manga, destiné à être projeté sur les vols de la compagnie aérienne Japan Airlines ; Suzuki le transforme finalement en long métrage, intitulé Porco Rosso (紅の豚, Kurenai no buta), alors que les attentes grandissent.
    En raison de la fin de la production de Souvenirs goutte à goutte (おもひでぽろぽろ, Omoide poro poro, 1991) de Takahata, Miyazaki gère d'abord la production de Porco Rosso de manière indépendante.
    Le déclenchement des guerres de Yougoslavie en 1991 affecte Miyazaki, ce qui confère au film un ton plus sombre.
    Miyazaki déclare plus tard que le film est « absurde », car il estime que ses thèmes matures ne conviennent pas aux enfants.
    Le film aborde des thèmes anti-guerre, abordés à nouveau dans ses films ultérieurs.
    Japan Airlines reste un investisseur important du film, ce qui fait qu'il est d'abord présenté comme un film à visionner à bord d'un avion, avant de sortir en salles le 18 juillet 1992.
    Le film connaît un succès critique et commercial, et reste le film d'animation le plus rentable au Japon pendant des années.

    Le Studio Ghibli installe son siège à Koganei, Tokyo, en août 1992.
    En novembre 1992, deux spots télévisés réalisés par Miyazaki sont diffusés par la chaîne Nippon Television (NTV) : Sora Iro no Tane, un spot de 90 secondes basé sur l'histoire illustrée Sora Iro no Tane (そらいろのたね) de Rieko Nakagawa et Yuriko Omura, et commandé pour célébrer le quarantième anniversaire de NTV ; et Nandarou, diffusé sous la forme d'un spot de 15 secondes et de quatre spots de 5 secondes, centré sur une créature indéfinissable qui devient la mascotte de NTV.
    En parallèle, Miyazaki conçoit les storyboards et écrit le scénario de Si tu tends l’oreille (耳をすませば, Mimi o sumaseba, 1995), réalisé par Yoshifumi Kondō.

    Essor mondial (1997-2008)
    Miyazaki dessine les story-boards initiaux de Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke hime) en août 1994, basés sur des pensées et des croquis préliminaires datant de la fin des années 1970.
    Alors qu'il souffre du syndrome de la page blanche, Miyazaki accepte de réaliser On Your Mark, un clip musical pour la chanson du même nom du groupe j-pop Chage and Aska.
    Dans le clip, Miyazaki expérimente l'animation par ordinateur en complément de l'animation traditionnelle, une technique qu'il réutilise ensuite pour Princesse Mononoké.
    On Your Mark est exploité en tant que court-métrage, en ouverture du film Si tu tends l'oreille.
    Malgré la popularité du clip, Suzuki estime qu'il n'a pas fait l'objet de toute l'attention nécessaire.

    En mai 1995, Miyazaki emmène un groupe d'artistes et d'animateurs dans les forêts anciennes de Yaku-shima et dans les montagnes de Shirakami-Sanchi, pour prendre des photos et faire des croquis.
    Les paysages de Princesse Mononoké sont inspirés de Yakushima.
    Dans le film, Miyazaki revisite les thèmes écologiques et politiques de Nausicaä de la Vallée du Vent.
    Miyazaki supervise les 144 000 celluloïds du film, dont environ 80 000 sont des animations clés.
    Princesse Mononoké est réalisé avec un budget estimé à 2,35 milliards de yens (environ 23,5 millions de dollars américains), ce qui en fait le film le plus cher du Studio Ghibli à l'époque.
    Sur les quinze minutes du film qui font appel à l'animation par ordinateur, environ cinq minutes utilisent des techniques telles que le rendu 3D, la composition numérique et une texture ; les dix minutes restantes utilisent l'encre et la peinture. Initialement, 5 000 images du film doivent être peintes numériquement, mais les contraintes de temps doublent le chiffre.

    Lors de sa sortie le 12 juillet 1997, Princesse Mononoké est acclamé par la critique, et devient le premier film d'animation à remporter le Japan Academy Prize du film de l'année.
    Le film connaît également un succès commercial, avec un total de 14 milliards de yens (148 millions de dollars), et devient le film le plus rentable au Japon pendant quelques mois.
    Miramax achète les droits de distribution du film pour l'Amérique du Nord ; c'est la première fois que le Studio Ghibli bénéficie d'une distribution importante en salles aux États-Unis.
    Bien qu'il ne connaisse pas un grand succès au box-office, rapportant seulement 3 millions de dollars américains, le film est considéré comme l'introduction du Studio Ghibli au reste du monde.
    Miyazaki déclare que Princesse Mononoké est son dernier film.

    Tokuma Shoten fusionne avec Studio Ghibli en juin 1997.
    Miyazaki passe ses vacances dans un chalet de montagne avec sa famille et cinq petites filles d'amis de la famille.
    Il se rend compte alors qu'il n'a jamais réalisé de film pour des filles de 10 ans, et entreprend de le faire.
    Il lit des magazines de manga Shōjo comme Nakayoshi et Ribon pour s'en inspirer, mais estime qu'ils ne proposent que des sujets sur « les coups de foudre et les histoires d'amour », qui ne sont pas selon lui ce qui leur tient le plus à cœur.
    Il réalise donc un film sur une héroïne féminine qu'elles admireraient.
    La production du film, intitulé Le Voyage de Chihiro (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no kamikakushi), a en 2000 un budget de 1,9 milliard de yens (15 millions de dollars).
    Comme pour Princesse Mononoké, l'équipe du film expérimente l'animation par ordinateur, mais l'utilise seulement de manière à améliorer l'histoire et non pour « attirer l'attention ».
    Le Voyage de Chihiro aborde des thèmes comme l'avidité des hommes et décrit un voyage dans le royaume des esprits.
    Le film sort en salles le 20 juillet 2001 ; il est acclamé par la critique et est considéré comme l'un des plus grands films des années 2000.
    Il remporte le Japan Academy Prize du film de l'année, l’Ours d'or du meilleur film et l'Oscar du meilleur film d'animation.
    Le film connaît également un succès commercial, rapportant 30,4 milliards de yens (289,1 millions de dollars) au box-office.
    Il devient le film le plus rentable au Japon, un record qu'il conserve pendant près de 20 ans.
    Après la mort de Tokuma en septembre 2000, Miyazaki dirige son comité funéraire.

    En septembre 2001, le Studio Ghibli annonce la production du Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro), d'après le roman Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones.
    Mamoru Hosoda, de Toei Animation, est initialement sélectionné pour réaliser le film, puis récusé en raison de désaccords entre lui et les dirigeants du Studio Ghibli.
    Miyazaki a l'idée de réaliser le film en lisant le roman de Jones, et est frappé par l'image d'un château se déplaçant dans la campagne ; le roman n'explique pas comment le château se déplace, ce qui explique les dessins de Miyazaki.
    Il se rend à Colmar et à Riquewihr en Alsace, en France, pour étudier l'architecture et l'environnement du décor du film.
    Il s'inspire également des notions de technologie du futur dans l'œuvre d'Albert Robida, ainsi que de l'« art de l'illusion » de l'Europe du XIXe siècle.
    Le film est réalisé en numérique, mais les personnages et les décors sont dessinés à la main avant d'être numérisés.
    Le film sort le 20 novembre 2004 et est largement salué par la critique.
    Il reçoit le Prix Osella pour la meilleure contribution technique au 61e Festival international du film de Venise et est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation.
    Au Japon, le film rapporte 14,5 millions de dollars lors de sa première semaine d'exploitation, ce qui constitue un record.
    Il reste l'un des plus gros succès du cinéma japonais, avec des recettes mondiales s'élevant à plus de 19,3 milliards de yens.
    En 2005, Miyazaki reçoit le Lion d'or pour sa carrière au 62e Festival international du film de Venise.

    En mars 2005, le Studio Ghibli se sépare de Tokuma Shoten.
    Dans les années 1980, Miyazaki contacte Ursula K. Le Guin pour lui faire part de son intérêt pour une adaptation des romans du Cycle de Terremer ; ignorant tout du travail de Miyazaki, elle décline l'offre.
    Après avoir regardé Mon voisin Totoro des années plus tard, Le Guin approuve le projet d'adaptation.
    Elle rencontre Suzuki en août 2005, qui souhaite que le fils de Miyazaki, Gorō, réalise le film, Miyazaki ayant souhaité prendre sa retraite.
    Déçue que Miyazaki ne réalise pas le film, mais sachant qu'il superviserait le travail de son fils, Le Guin approuve la production du film.
    Plus tard, Miyazaki s'oppose et critique publiquement le choix de Gorō au poste de réalisateur.
    Après avoir visionné le film, Miyazaki écrit un message pour son fils : « Le film est fait de manière honnête, donc il est bon ».

    Miyazaki conçoit les couvertures de mangas en 2006, dont A Trip to Tynemouth ; il travaille également comme éditeur et crée un court manga pour le livre.
    La production du film suivant de Miyazaki, Ponyo sur la falaise (崖の上のポニョ, Gake no ue no Ponyo), débute en mai 2006.
    Il s'inspire initialement de La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, mais s'affranchit peu à peu de cette influence pour prendre sa propre forme.
    Miyazaki souhaite que le film célèbre l'innocence et la gaieté de l'univers enfantin.
    Il a au départ l'intention de n'utiliser que de l'animation traditionnelle, et est étroitement impliqué dans la conception du film.
    Il préfère dessiner lui-même la mer et les vagues, par goût de l'expérimentation.
    Ponyo comporte 170 000 images, un record pour Miyazaki.
    Le village de bord de mer du film est inspiré de Tomonoura, une ville du parc national de Setonaikai, où Miyazaki séjourne en 2005.
    Le personnage principal, Sōsuke, est inspiré de Gorō.
    Lors de sa sortie le 19 juillet 2008, Ponyo est acclamé par la critique, et reçoit le prix du Meilleur film d'animation lors de la 32e édition des Japan Academy Prize.
    Le film constitue également un succès commercial, rapportant 10 milliards de yens (93,2 millions de dollars américains) au cours de son premier mois d'exploitation et 15,5 milliards de yens à la fin de 2008, le classant parmi les films les plus rentables au Japon.

    Films récents (depuis 2009)
    Au début de l'année 2009, Miyazaki écrit un manga intitulé Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu), racontant l'histoire du concepteur de chasseurs Mitsubishi A6M Zero, Jirō Horikoshi.
    Le manga est publié pour la première fois dans deux numéros du magazine Model Graphix, parus les 25 février et 25 mars 2009.
    Miyazaki coécrit ensuite le scénario d'Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs (借りぐらしのアリエッティ, Karigurashi no Arietti, 2010) et de La Colline aux coquelicots (コクリコ坂から, Kokuriko zaka kara, 2011), réalisés respectivement par Hiromasa Yonebayashi et Gorō Miyazaki.
    Miyazaki souhaite que son prochain film soit une suite de Ponyo, mais Suzuki le convainc d'adapter plutôt Le vent se lève au cinéma.
    En novembre 2012, le Studio Ghibli annonce la production de Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze Tachinu), basé sur le manga du même nom, qui doit sortir en parallèle avec Le Conte de la princesse Kaguya (かぐや姫の物語, Kaguya-hime no monogatari), réalisé par Takahata.

    Miyazaki trouve l'inspiration du film Le vent se lève après avoir lu une citation d'Horikoshi : « Tout ce que je voulais, c'était faire quelque chose de beau ».
    Des scènes du film sont inspirées du roman de Tatsuo Hori, Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu), dans lequel Hori raconte son expérience de vie avec sa fiancée avant qu'elle ne meure de la tuberculose.
    Le nom du personnage principal féminin, Naoko Satomi, est emprunté d'un roman de Hori, Naoko (菜穂子).
    Le vent se lève continue de refléter la position pacifiste de Miyazaki, poursuivant les thèmes de ses œuvres précédentes, bien que Miyazaki ait déclaré que condamner la guerre n'est pas l'intention du film.
    Le film sort le 20 juillet 2013 et est acclamé par la critique.
    Il remporte le prix du Meilleur film d'animation lors de la 37e édition des Japan Academy Prize et est nommé au prix du meilleur film d'animation lors de la 86e cérémonie des Oscars.
    Il connaît également un succès commercial, rapportant 11,6 milliards de yens (110 millions de dollars) au box-office japonais, devenant ainsi le film le plus rentable au Japon en 2013.

    En septembre 2013, Miyazaki annonce prendre sa retraite comme réalisateur en raison de son âge, mais souhaite continuer à travailler sur les expositions du musée Ghibli.
    En novembre 2014, Miyazaki reçoit un Oscar d'honneur.
    Il développe Boro la petite chenille (毛虫のボロ, Kemushi no boro), un court-métrage d'animation par ordinateur dont il a été question pour la première fois pendant la préproduction de Princesse Mononoké156. Le film est projeté en exclusivité au musée Ghibli en juillet 2017157. Il travaille également sur un manga de samouraïs sans titre.
    En août 2016, Miyazaki propose un nouveau long-métrage, Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか), sur lequel il a travaillé sans recevoir d'approbation officielle.
    Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon de quinze ans qui vit chez son oncle.
    En décembre 2020, Suzuki déclare que l'animation du film est « à moitié terminée » et ajoute qu'il ne prévoit pas la sortie du film avant trois ans.

    En janvier 2019, il est signalé que Vincent Maraval, un collaborateur fréquent de Miyazaki, a suggéré dans un tweet que ce dernier aurait des plans pour un autre film en préparation.
    En février 2019, un documentaire en quatre parties est diffusé sur la chaîne de télévision japonaise NHK, intitulé 10 Years with Hayao Miyazaki, montre l'élaboration de ses films dans son studio privé.
    En 2019, Miyazaki approuve une adaptation musicale de Nausicaä de la Vallée du Vent, telle qu'elle est interprétée par une troupe de kabuki.

    Le film Le Garçon et le Héron sort au Japon le 14 juillet 2023, et en France le 1 novembre 2023.





    # Filmographie


    Réalisateur


    Longs métrages

    • 1979 : Le Château de Cagliostro (ルパン三世カリオストロの城, Rupan sansei: Kariosutoro no shiro)

    • 1984 : Nausicaä de la Vallée du Vent (風の谷のナウシカ, Kaze no tani no Naushika)

    • 1986 : Le Château dans le ciel (天空の城ラピュタ, Tenkū no shiro Rapyuta)

    • 1988 : Mon voisin Totoro (となりのトトロ, Tonari no Totoro)

    • 1989 : Kiki la petite sorcière (魔女の宅急便, Majo no takkyūbin)

    • 1992 : Porco Rosso (紅の豚, Kurenai no buta)

    • 1997 : Princesse Mononoké (もののけ姫, Mononoke hime)

    • 2001 : Le Voyage de Chihiro (千と千尋の神隠し, Sen to Chihiro no kamikakushi)

    • 2004 : Le Château ambulant (ハウルの動く城, Hauru no ugoku shiro)

    • 2008 : Ponyo sur la falaise (崖の上のポニョ, Gake no ue no Ponyo)

    • 2013 : Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze Tachinu)

    • 2023 : Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか, Kimi-tachi wa dō ikiru ka)



    Courts métrages

    • 1995 : On Your Mark (オン・ユア・マーク, On Yua Māku, clip vidéo)

    • 2001 : La Chasse à la baleine (くじらとり, Kujiratori)

    • 2002 : La grande excursion de Koro (コロの大さんぽ, Koro no Daisanpo)

    • 2002 : Mei et le Chatonbus (めいとこねこバス, Mei to Konekobasu)

    • 2002 : Machines volantes imaginaires (空想の空飛ぶ機械達, Kūsō no Sora Tobu Kikaitachi)

    • 2006 : À la recherche d'une maison (やどさがし, Yadosagashi)

    • 2006 : Monomon l'araignée d'eau (水グモもんもん, Mizugumo Monmon)

    • 2006 : Le jour où j'ai cultivé une étoile (星をかった日, Hoshi o Katta Hi)

    • 2010 : M. Pâte et la princesse Œuf (パン種とタマゴ姫, Pan-dane to Tamago-hime)

    • 2011 : La Chasse au trésor (たからさがし, Takara Sagashi)

    • 2018 : Boro la petite chenille (毛虫のボロ, Kemushi no boro)



    Séries télévisées

    • 1971-1972 : Edgar de la Cambriole (ルパン三世, Lupin sansei, aussi connue sous le nom de Lupin The Third Part I) — coréalisateur avec Isao Takahata

    • 1978 : Conan, le fils du futur (未来少年コナン, Mirai shōnen Conan)

    • 1980 : Edgar, le détective cambrioleur (新 ルパン三世, Shin Rupan Sansei, aussi connue sous le nom de Lupin The Third Part II) — 2 épisodes, crédité sous le pseudonyme Tsutomu Teruki

    • 1984-1985 : Sherlock Holmes (名探偵ホームズ, Meitantei Hōmuzu) — 6 épisodes



    Scénariste



    • 1972 : Panda Petit Panda (パンダ・コパンダ, Panda Kopanda) d'Isao Takahata

    • 1979 : Le Château de Cagliostro avec Haruya Yamazaki

    • 1984 : Nausicaä de la Vallée du Vent

    • 1986 : Le Château dans le ciel

    • 1988 : Mon voisin Totoro

    • 1989 : Kiki la petite sorcière

    • 1992 : Porco Rosso

    • 1995 : Si tu tends l’oreille (耳をすませば, Mimi o sumaseba) de Yoshifumi Kondō

    • 1997 : Princesse Mononoké

    • 2001 : Le Voyage de Chihiro

    • 2004 : Le Château ambulant

    • 2008 : Ponyo sur la falaise

    • 2010 : Arrietty : Le Petit Monde des Chapardeurs (借りぐらしのアリエッティ, Karigurashi no Arietti) de Hiromasa Yonebayashi avec Keiko Neiwa

    • 2010 : Les Souris sumo (ちゅうずもう, Chu-zumo), court métrage d'Akihiro Yamashita

    • 2011 : La Colline aux coquelicots (コクリコ坂から, Kokuriko zaka kara) de Gorō Miyazaki avec Keiko Neiwa

    • 2013 : Le vent se lève

    • 2023 : Le Garçon et le Héron (君たちはどう生きるか, Kimi-tachi wa dō ikiru ka)



    Producteur



    • 1989 : Kiki la petite sorcière

    • 1991 : Souvenirs goutte à goutte (おもひでぽろぽろ, Omohide Poroporo) d'Isao Takahata

    • 1994 : Pompoko (平成狸合戦ぽんぽこ, Heisei tanuki gassen pompoko) d'Isao Takahata

    • 2002 : Le Royaume des chats (猫の恩返し, neko no ongaeshi) d’Hiroyuki Morita

    • 2006 : À la recherche d'une maison

    • 2006 : Monomon l'araignée d'eau

    • 2018 : Boro la petite chenille




    Animateur



    • 1965 : Garibā no uchū ryokō (ガリバーの宇宙旅行) de Masao Kuroda et Sanae Yamamoto

    • 1968 : Horus, prince du Soleil (太陽の王子ホルスの大冒険, Taiyo no oji : Horusu no daiboken) d’Isao Takahata

    • 1969 : Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko) de Kimio Yabuki

    • 1969 : Le Vaisseau fantôme volant (空飛ぶゆうれい船, Sora tobu yūreisen) d'Hiroshi Ikeda

    • 1971 : Les Joyeux Pirates de l’île au trésor (どうぶつ宝島, Dobutsu Takarajima) d'Hiroshi Ikeda

    • 1972 : Panda Petit Panda d’Isao Takahata

    • 1973 : Panda Petit Panda : Le Cirque sous la pluie (パンダ・コパンダ 雨降りサーカスの巻`, Panda-Kopanda: Amefuri Circus no Maki) d’Isao Takahata




    Mangas



    • 1969 : Le Chat botté (長靴をはいた猫, Nagagutsu o haita neko)

    • 1969-1970 : Le Peuple du désert (砂漠の民, Sabaku no tami)

    • 1972 : L'Île au trésor (どうぶつ宝島, Dōbutsu Takarajima)

    • 1982-1994 : Nausicaä de la Vallée du Vent (風の谷のナウシカ, Kaze no tani no Naushika)

    • 1982 : À ma sœur (妹え, Imōto e)

    • 1983 : Le Voyage de Shuna (シュナの旅, Shuna no tabi)

    • 1989 : Hikōtei jidai (飛行艇時代, L'Ère des hydravions)

    • 1992 : Notes de rêveries de Hayao Miyazaki (宮崎駿の雑想ノート, Miyazaki Hayao no Zassō nōto)

    • 1994 : Le retour de Hans (ハンスの帰還, Hansu no Kikan)

    • 1994 : Dîner dans les airs (空中でお食事, Kûchû de Oshokuji)

    • 1998-1999 : Des tigres couverts de boue (泥まみれの虎, Doromamire no tora)

    • 2006 : Illusions de Westall - Une excursion à Tynemouth (ウェストール幻想 タインマスへの旅, Westôru Gensô - Tainmasu he no Tabi)

    • 2009 : Le vent se lève (風立ちぬ, Kaze tachinu)

    • 2015 : Teppou Samurai (鉄炮侍)









    Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) [Mangaka] [GON] - Lun 13 Déc 2010 - 1:25








     
    # Bloc Technique
    Nom : 荒川・弘, Hiromu Arakawa
    Date de naissance : 8 mai 1973
    Lieu de naissance : Makubetsu
    Signe : Lion
    Groupe sanguin : A
    Œuvres principales : Fullmetal Alchemist, Hero Tales, Silver Spoon, The Heroic Legend of Arslân
    Éditeur associé : Square Enix, Shōgakukan, Kōdansha






    # Description reprise sur Wikipedia

    Hiromu Arakawa (荒川・弘, Arakawa Hiromu), de son vrai nom Hiromi Arakawa (elle a décidé de transformer le i en u afin que certains lecteurs ne refusent pas la lecture à cause de son genre), est une mangaka née le 8 mai 1973 à Makubetsu au Japon.

    Son manga le plus renommé, Fullmetal Alchemist, devint un succès international, étant l'un des premiers mangas à être adapté en deux anime différents.

    Hiromu Arakawa a été élevée dans une laiterie de Hokkaidō (île nord du Japon) avec trois sœurs aînées et un petit frère, où elle a appris une certaine éthique de travail qui a inspiré le cadre général environnemental (cadre rural et travailleur, personnages secondaires types) de son manga Fullmetal Alchemist.

    Les seules images qui représentent Hiromu Arakawa sont des vaches de manga dessinées par elle-même.
    Effectivement, il n'y a presque aucune image de Hiromu Arakawa où l'on voit son véritable visage.
    Cette représentation d'elle viendrait de son enfance.

    Après ses études, elle prit des cours de peinture à l'huile une fois par mois pendant qu'elle travaillait à la ferme, et ce durant sept ans.
    Pendant ce temps, elle a notamment créé avec ses amis un manga dōjinshi et dessina un yonkoma pour un magazine.

    Elle est surtout connue pour son manga Fullmetal Alchemist, publié entre 2001 et 2010 dans le magazine Monthly Shōnen Gangan.

    Depuis avril 2011, l'auteur dessine et scénarise le manga Silver Spoon dans le magazine Weekly Shōnen Sunday.
    Ce manga est une plongée directe dans l'univers d'enfance de l'auteur : un lycée agricole, la vie dans une ferme actuelle...
    L'action se place de plus sur l'île d'Hokkaidō, là où elle est née et où elle a grandi.

    Depuis juillet 2013, elle publie l'adaptation en manga des Chroniques d'Arslân (Arslan Senki), roman écrit par Yoshiki Tanaka, dans le Bessatsu Shōnen Magazine sous le titre The Heroic Legend of Arslân.




    # Œuvres


    • Stray Dog (1999)

    • Totsugeki Tonari no Enikkusu (2000)

    • Shanghai Yōmakikai (2000-2006)

    • Fullmetal Alchemist (2001-2010)

    • Raiden 18 (2005)

    • Souten no Koumori (2006)

    • Nobles paysans (2006 - en cours)

    • Hero Tales (2006-2010)

    • Silver Spoon (2011 - en cours)

    • The Heroic Legend of Arslân (2013 - en cours)






    # Récompenses

    Fullmetal Alchemist a remporté le 49e prix Shōgakukan en 2003 et le prix culturel Osamu Tezuka catégorie « nouveauté » en 2011.
    Silver Spoon a remporté le prix Manga Taishō en 2012, et le 58e prix Shōgakukan en 2012.





    nikos

    Nirvana [GON] - Ven 3 Déc 2010 - 0:27










    # Bloc Technique
    Nom : Nirvana
    Pays d'origine : États-Unis
    Genre Musical : Grunge rock alternatif
    Années actives : 1987–1994
    Label : Sub Pop, DGC
    Site Web :
    Anciens membres :

    Kurt Cobain (†)
    Krist Novoselic
    Dave Grohl
    Pat Smear
    Aaron Burckhard
    Dave Foster
    Dale Crover
    Jason Everman
    Chad Channing
    Dan Peters







    # Description

    Nirvana est un groupe mythique formé en 1987 à Aberdeen (État de Washington).
    Ce groupe fut composé de :
    - le chanteur-guitariste Kurt Cobain
    - le bassiste Krist Novoselic
    - le batteur Dave Grohl qui à remplacé Chad Channing

    Smells Like Teen Spirit leur permet d'être mondialement connu en 1991

    Puis le groupe finira par s'achever avec la mort de Kurt Cobain en avril 1994




    # Description reprise sur wikipedia

    Nirvana [nɪɹˈvɑnə] est un groupe de grunge américain, originaire d'Aberdeen, dans l'État de Washington, formé en 1987 par le chanteur-guitariste Kurt Cobain et le bassiste Krist Novoselic.
    Après Bleach en 1989, son premier album studio produit par le label indépendant Sub Pop et une succession de batteurs, la formation se stabilise avec l'arrivée de Dave Grohl en octobre 1990.

    Le trio signe l'année suivante, avec le label DGC Records et sort son deuxième album, Nevermind, accompagné notamment des singles Smells Like Teen Spirit et Come as You Are.
    Les clips de ceux-ci sont largement diffusés sur la chaîne musicale MTV, tandis que l’album dépasse rapidement les prévisions de vente.
    Au total, il se vendra à plus de trente millions d'exemplaires, devenant un des albums les plus vendus au monde.
    Le groupe devient la cible de la presse à sensation, à cause de la relation tumultueuse de Kurt Cobain avec la chanteuse Courtney Love et de leur consommation excessive de drogues dures.
    Sous pression, la formation est au bord de la rupture à l'été 1992 mais accepte de participer au festival de Reading, qui verra l'une des prestations scéniques les plus abouties de son existence.

    Nirvana s'isole ensuite au début de l'année suivante au studio Pachyderm (Cannon Falls, Minnesota) avec Steve Albini et y enregistre son troisième album, dans l'objectif de retrouver un style musical plus sombre et « moins commercial » que celui de Nevermind.
    Après le remixage de la controversée première version, In Utero sort en septembre 1993 et occupe immédiatement la tête des différents classements de ventes, bien qu'il ne bénéficie d'aucune promotion.
    Désormais accompagné sur scène par Pat Smear à la guitare et de Lori Goldston au violoncelle, le groupe s'illustre à la mi-novembre lors de l'émission MTV Unplugged, lors de laquelle il réalise plusieurs reprises dont Where Did You Sleep Last Night de Leadbelly et The Man Who Sold the World de David Bowie.
    Après une dernière jam session au début de 1994, la tournée européenne qui suit s'achève prématurément avec l'hospitalisation de Kurt Cobain pour tentative de suicide.
    Il part à Los Angeles suivre une cure de désintoxication mais s'enfuit peu après, et rentre à Seattle pour mettre fin à ses jours chez lui le 5 avril 1994.

    Avec seulement trois albums studio, les compositions de Nirvana proposent des ballades inspirées des Beatles et des morceaux aux riffs plus agressifs influencés par les Pixies, Sonic Youth, Black Sabbath ou encore les Melvins autour de thèmes variés et souvent personnels à Kurt Cobain : son mal de vivre, sa dépendance à l'héroïne, le machisme dans la société américaine, l'amour ou sa propre enfance.
    La carrière du trio, bien que courte, marque l'histoire du rock de son empreinte en étant la figure emblématique du mouvement grunge, rendant populaire le rock alternatif et ouvrant la voie à d'autres groupes tels que Foo Fighters, The Offspring ou Green Day.
    Nirvana est introduit au Rock and Roll Hall of Fame en 2014.
    DGC Records publiant régulièrement des compilations, des albums live ou de nouvelles éditions d'albums de la formation, les ventes globales du groupe dépassent désormais les soixante-quinze millions de disques dans le monde.




    # Biographie


    Débuts et premier album (1987–1990)


    Formation et débuts (1987-1988)
    Kurt Cobain et Krist Novoselic se rencontrent pour la première fois en 1984 à la salle de répétition des Melvins, à Aberdeena.
    Bien que le premier veuille déjà monter un groupe avec le second, ce n'est qu'en 1987 qu'ils commencent à jouer ensemble.
    Ils débutent avec Bob McFadden à la batteriea, puis recrutent Aaron Burckhard durant l'hiver pour le remplacera.
    Ils jouent d'abord des morceaux de Fecal Matter, l'ancien groupe de Kurt Cobain, avant de composer de nouvelles chansonsa.

    Kurt Cobain et Krist Novoselic déménagent respectivement à Tacoma et Olympia et perdent contact avec leur batteur.
    Dale Crover, des Melvins, les rejoint alors pour les répétitionsa.
    Le 23 janvier 1988, les trois musiciens enregistrent une première démo de dix titres au studio Reciprocal Recording avec le producteur Jack Endino du label Sub Pop, qui a supervisé les groupes majeurs de la première vague grunge tels que Mudhoney, Tad et Soundgarden.
    Ils sont présentés à Jonathan Poneman, directeur de Sub Popm 1,g 1. Dale Crover quitte à son tour le groupe en mars en leur recommandant un autre batteur, Dave Fostera.
    La formation se stabilise pendant quelques mois, mais à la suite d'un séjour en prison de ce dernier et malgré un éphémère retour de Aaron Burckhard, le duo publie une annonce dans le magazine The Rocket afin de trouver le maillon manquantm.
    Un ami commun leur présente alors Chad Channing, qui devient le batteur du groupea.
    Le trio adopte différents noms avant de se fixer sur « Nirvana », inaugurant cette appellation lors d'un concert le 19 mars à Tacomam.

    Jonathan Poneman les invite à se produire au Sub Pop Sunday le 24 avril 1988 à Seattle.
    Bruce Pavitt, l'autre dirigeant du label, et lui sont impressionnés par « la fureur scénique du groupe ».
    Nirvana est de ce fait convié au studio Reciprocal Recording à plusieurs reprises, en juin et juillet, afin d'enregistrer avec Jack Endino.
    Deux chansons, Love Buzz, reprise de Shocking Blue, et Big Cheese en ressortent et Jonathan Poneman choisit d'inaugurer le Sub Pop Singles Club, en novembre 1988, avec la sortie de son premier single, Love Buzz, tiré à mille exemplairesm.


    Bleach, Prémices du succès (1988–1990)
    Parallèlement à la signature d'un contrat avec Sub Pop, le trio répète durant plusieurs semaines dans l'optique d'entrer en studiom.
    Une première session a lieu le 24 décembre 1988 au Reciprocal Recording mais n'est pas très productive : le groupe et Jack Endino évoquent surtout ce qu'ils souhaitent faire.
    Les sessions suivantes de fin décembre, puis de janvier, se révèlent plus fructueuses, et l'album est enregistré et mixé en une trentaine d'heures. Jack Endino facture l'enregistrement 606,17 $ à Nirvanaa.
    Le groupe emprunte cet argent à Jason Everman, ce qui lui vaut d'être crédité comme deuxième guitariste, alors qu'il n'a pas joué une seule note sur l'album.

    Sub Pop n'ayant pas suffisamment de fonds pour publier l'album, sa parution est repoussée de plusieurs mois et ne bénéficie d'aucune promotion : avec seulement cinq mille exemplaires prévus, le label ne croit pas en la réussite du groupe et se concentre davantage sur Mudhoney et Tada.
    Bleach paraît le 15 juin 1989 aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

    Malgré la très faible promotion du label, Nirvana part dans son vieux van pour une tournée de dix-neuf dates avec Jason Everman comme deuxième guitariste.
    Le public est très peu nombreux et la majorité des spectateurs sont davantage attirés par la réputation de Sub Pop que par le groupe.
    Le budget, lui aussi très limité, force souvent les membres à dormir dans la même chambre de motel, voire dans le même lit.
    Au cours de la tournée, Jason Everman s'efface de plus en plus du groupe, Kurt Cobain ne lui adressant même plus la parole lors du trajet retour vers Seattle.
    Ce dernier et Krist Novoselic forment brièvement un supergroupe avec Mark Lanegan et Mark Pickerel, de Screaming Trees, au Reciprocal Recording, lors de deux sessions fin août, au cours desquelles ils échangent sur la culture blues et notamment Leadbelly, figure majeure de la musique populaire américaine dans les années 1930-1940.

    Nirvana ne donne que quatre concerts dans l'État de Washington, en août 1989, et deux en septembre 1989 dans le Midwest, Kurt Cobain passant beaucoup de temps dans son appartement d'Olympia à écrire de nouvelles chansons.
    Le groupe se réunit un soir, au studio Music Source, avec le producteur Steve Fisk, afin d'enregistrer Blew, un maxi à destination de l'Europe, où Bleach vient seulement de paraître et où Nirvana va bientôt donner des concerts.
    Le groupe commence la tournée devant un public et une presse britannique enthousiastes, puis parcourt l'Europe pendant six semaines dans des salles de plus en plus remplies.
    La prestation à Rome est désastreuse et Kurt Cobain déclare alors son intention de quitter le groupe, avant de menacer de sauter dans le vide ; il dénonce ainsi l'attitude des deux dirigeants de Sub Pop, qui ont profité financièrement de la tournée alors que le trio enchaîne les dates dans des conditions déplorables.
    Presque sans le sou, les musiciens peinent à remplacer le matériel qu'ils détruisent « instinctivement » sur scène.
    Kurt Cobain fracasse ainsi sa guitare Washburn et Krist Novoselic sa basse lors d'une des deux soirées à l'Astoria de Londres, faisant d'eux les ambassadeurs du son de Seattle et du grunge.
    Leur réputation traverse l'Atlantique et les premiers mois de l'année 1990 voient les ventes de Bleach décoller, obtenant le plus grand succès jamais rencontré par un premier album sorti sur un label indépendant.



    Déferlante Nirvana (1990–1992)


    Réalisation de l'album Nevermind (1990-1991)
    Suivant les conseils de Pavitt, Nirvana commence à travailler sur son deuxième album dès le début de l'année 1990, avec Butch Vig à la production.
    Le groupe entre dans ses studios de Madison, dans le Wisconsin, et y enregistre huit chansons pendant quatre jours, la session s'achevant quand le chanteur se casse la voix.
    Les paroles ne sont pas encore définitives, et Kurt Cobain y travaille toujours.
    Ce dernier est également particulièrement mécontent du jeu de Chad Channing à la batterie alors que ce dernier est frustré de ne pas être plus impliqué dans le processus créatif : il quitte donc le groupe peu après.
    En quête d'un remplaçant, Kurt Cobain et Krist Novoselic font d'abord appel à Dale Crover, puis à Dan Peters, de Mudhoney, avant de rencontrer Dave Grohl, qui les avait impressionnés lorsqu'il évoluait avec Scream.
    Le batteur est engagé en octobre et le bassiste dira plus tard : « dès que Dave nous a rejoint, tout s'est mis en place, Nirvana avait trouvé son chaînon manquant […] Quelque chose nous a fait nous rencontrer, et l'impact était immédiat ».

    En parallèle, Kurt Cobain écoute alors des groupes comme R.E.M., The Smithereens ou les Pixies.
    Désabusé par le son lourd de la scène grunge sur lequel Sub Pop a construit son image, il s'inspire de ces artistes pour écrire des morceaux plus mélodiques, mais comportant néanmoins « une guitare rugissante et une batterie sauvage ».
    Le single Sliver, sorti en septembre 1990, montre l'orientation musicale qu'il veut emprunter et a d'ailleurs pour but de préparer le public au prochain album du groupe.

    Le changement de batteur s'accompagne également de la recherche d'un nouveau label pour Nirvana, qui se sert pour cela de la démo de la session d'enregistrement avec Butch Vig.
    Sub Pop connaissant des difficultés financières, le trio prend alors les devants et recherche une maison de disques suffisamment importante pour racheter leur contrat.
    Plusieurs labels les courtisent et le groupe signe avec DGC Records sur les recommandations de Kim Gordon, de Sonic Youth.
    DGC leur propose de terminer l'album en leur soumettant plusieurs noms de producteurs dont celui de Scott Litt, mais le groupe souhaite garder Butch Vig, avec qui il a établi un rapport de confiance.
    Le trio donne un concert le 17 avril 1991, au cours duquel il interprète Smells Like Teen Spirit pour la première fois en public.
    L'argent récolté permet de payer l'essence du trajet jusqu'à Los Angeles.
    La suite de l'enregistrement a lieu aux studios Sound City de Van Nuys au mois de mai.

    À leur arrivée, ils passent quelques jours à peaufiner les arrangements des chansons avec Butch Vig.
    Les chansons ayant été longuement répétées avant, deux ou trois prises suffisent pour chaque titre.
    Krist Novoselic et Dave Grohl terminent leurs parties en quelques jours, mais Kurt Cobain doit travailler plus longuement la guitare et le chant.
    Bien que réticent à multiplier les prises, le chanteur se laisse persuader de doubler sa piste vocale comme John Lennon, l'une de ses idoles, le faisait.
    La bonne ambiance règne durant les sessions d'enregistrement même si Butch Vig rapportera plus tard que Kurt Cobain était lunatique et difficile par moments, affirmant qu'il « pouvait être formidable pendant une heure et passer l'heure suivante assis dans un coin sans dire un mot ».
    Chaque soir, le trio se rend à Hollywood pour relâcher la pression et Krist Novoselic, grand consommateur de whisky et seul membre du groupe à avoir le permis de conduire, est arrêté une nuit par la police en raison de sa conduite erratique.

    Une fois l'enregistrement de l'album terminé, Butch Vig et le groupe partent le mixer aux studios Devonshire fin mai.
    Mécontents de leur travail, ils décident au bout de quelques jours de faire appel à quelqu'un d'autre pour superviser l'opération.
    DGC Records leur fournit une liste de noms, sur laquelle figurent Scott Litt et Ed Stasium.
    Kurt Cobain craint néanmoins qu'en faisant appel à eux, le son de l'album se rapproche trop de ce qu'ils ont fait avec R.E.M. et The Smithereens, il préfère donc Andy Wallace, qui a travaillé sur Seasons in the Abyss (1990) de Slayer.


    Nevermind, la percée fulgurante (1991-1992)
    Nevermind sort le 24 septembre 1991, précédé deux semaines plus tôt par le single Smells Like Teen Spirit, qui doit rassembler une base de fans parmi les amateurs de rock alternatif, tandis que le deuxième single programmé, Come as You Are, doit fédérer un public plus large.
    DGC Records espère ainsi qu'il se vendra environ 250 000 exemplaires de l'album, soit le chiffre atteint par Goo, l'opus de Sonic Youth sorti l'année précédente par le label.
    Nevermind entre au Billboard 200, le classement des ventes aux États-Unis, à la 144e place le 12 octobre.
    À la suite de la diffusion du clip de Smells Like Teen Spirit sur MTV deux jours plus tard, la chanson devient de plus en plus populaire et la chaîne la passe plusieurs fois par jour.
    C'est désormais un tube et l'album se vend tellement bien que les stratégies de marketing de DGC deviennent rapidement obsolètes : il est disque d'or à la fin octobre, puis disque de platine, mais le trio demeure assez indifférent à ce succès, surtout surpris de cette réussite.
    Kurt Cobain se désole même de cette médiatisation et déclare : « je ne pense pas que cela soit génial de passer 20 fois par jour sur MTV, à part pour les ventes de l'album.
    Du strict point de vue de l'image du groupe, c'est catastrophique.
    On passe vraiment pour un produit de consommation courante ».

    Nirvana se lance fin septembre dans une tournée d'un mois en Amérique du Nord pour promouvoir l'album, puis part en Europe, début novembre, pour vingt-quatre dates.
    À Gand, le 23 novembre, Dave Grohl et Krist Novoselic échangent leur place afin de jouer pour la première fois en public Where Did You Sleep Last Night, reprise de Leadbelly et chanson emblématique de Nirvana par la suite.
    C'est également pendant cette tournée européenne que le groupe se rend compte de sa popularité, les salles de concerts étant bondées, des équipes de télévision les suivant constamment sur scène et Smells Like Teen Spirit passant sans arrêt à la radio et sur les chaînes musicales.
    Leur prestation, lors de l'émission britannique Top of the Pops du 27 novembre, est d'ailleurs très remarquée tant le trio, excédé de devoir jouer en playback, interprète le single délibérément sans enthousiasme.
    Ils sont ensuite invités, début janvier 1992, aux émissions Late Show with David Letterman et Saturday Night Live pendant lesquelles Krist Novoselic donne un baiser à ses compères.
    Tout comme lors de ces programmes télévisuels, le groupe achève ses concerts par Territorial Pissings ou Endless, Nameless, chansons au tempo frénétique que le trio conclut invariablement par la destruction de ses guitares, et parfois même de la batterie.

    Le 11 janvier 1992, Nevermind déloge Dangerous de Michael Jackson de la première place du Billboard 200, se vendant alors à environ trois cent mille exemplaires par semaine.
    Même le New York Times s'intéresse à la réussite du groupe et du disque dans sa section économique.
    Début février, trois millions d'exemplaires se sont alors vendus.
    Le 24 janvier, le groupe entame à Sydney une tournée de dix-sept dates dans le Pacifique, qui s'achève le 22 février à Honolulu, où Kurt Cobain épouse Courtney Love, deux jours plus tard, en pyjama sur la plage.
    Come as You Are sort le 24 février mais connaît moins de succès que le single précédent.
    Le groupe annule sa deuxième tournée américaine prévue en avril, en raison de la fatigue accumulée pendant les tournées précédentes.
    Le trio joue par la suite dix concerts en Europe du 21 juin au 4 juillet.

    Alors que Nevermind s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires et que Nirvana occupe le devant de la scène musicale mondiale, rendant populaire le grunge et le rock alternatif en général, Kurt Cobain s'adjuge 75 % des droits d'auteur du groupe.
    Par ailleurs, son état de santé inquiète à la vue des multiples drogues qu'il consomme de façon excessive.
    Sa femme et lui font d'ailleurs régulièrement les unes de la presse à sensation pour cette raison.
    Des rumeurs annonçant la séparation du groupe se répandent alors. Malgré le faible nombre de répétitions et en échange de 250 000 $, Nirvana accepte d'être en tête d'affiche du festival de Reading le 30 août.
    Le chanteur arrive sur scène dans un fauteuil roulant et habillé d'une robe d'hôpital.
    Devant 40 000 personnes, ses membres se moquent des rumeurs sur la fin du groupe, tout au long du spectacle, et présentent Tourette's pour la première fois, faisant de ce concert l'une des meilleures performances scéniques de leur carrière, pour la BBC.

    Ne pouvant publier de nouvel album à la fin de l'année 1992, DGC Records publie le 15 décembre la compilation Incesticide, qui rassemble des titres enregistrés au cours des cinq dernières années et un livret complet où Kurt Cobain évoque principalement ses préférences musicales.
    En parallèle, le label réédite Bleach en collaboration avec Sub Pop, afin de profiter du succès planétaire de Nirvana.



    Point de non-retour (1993–1994)


    In Utero, message d'adieu (1993)

    Le chanteur, qui a déjà entamé la composition de la plupart des chansons dans son appartement au printemps 1992, souhaiterait commencer à travailler dessus avec le reste du groupe à partir de l'été mais les trois musiciens vivent désormais dans des villes différentes : Dave Grohl est retourné en Virginie, Krist Novoselic vit avec sa femme à Seattle et Kurt Cobain attend la naissance de sa fille Frances Bean à Los Angeles.
    Trouvant le son de Nevermind trop lisse, il souhaiterait aussi revenir à l'intensité primale de Bleach pour le prochain album, en y ajoutant de la maturité.
    Dès juillet, il fait part de sa volonté d'enregistrer avec Endino et Steve Albini, producteur de Surfer Rosa des Pixies.
    Ils effectuent d'ailleurs une session fin octobre avec le premier à Seattle, mais le producteur ne veut cependant pas prendre la responsabilité du nouvel album, remarquant d'ailleurs que le trio ne demande pas spécialement son aide.
    Steve Albinir est donc choisi, réputé pour un son « abrasif presque corrosif qui magnétise les auditeurs ».

    Lors de leur passage au Brésil fin janvier 1993 pour le festival Hollywood Rock, ils se rendent dans un studio de São Paulo et y enregistrent quelques démos, puis jouent pour la première fois en public Scentless Apprentice et Heart-Shaped Box le lendemain à Rio de Janeiro.
    Kurt Cobain et Steve Albini échangent beaucoup par fax sur la direction à prendre pour l'album, la nécessité d'avoir un son rugueux et de privilégier les sessions en prise directe.
    Ils s'imposent d'entrée une durée maximale de quinze jours pour l'enregistrement de celui-ci.
    Se méfiant de DGC Records, le producteur propose que le groupe paye lui-même la facture (location du studio, enregistrement et production) et refuse de toucher un pourcentage sur les ventes, pratique qu'il considère immorale et comme « une insulte à l'artiste ».

    En février, Nirvana s'isole au studio Pachyderm de Cannon Falls, dans le Minnesota, afin d'éviter tout contact médiatique et rencontre Steve Albini physiquement pour la première fois.
    Seul le technicien Bob Weston est présent durant la grande majorité des sessions.
    Ils précisent clairement à DGC Records qu'ils ne souhaitent pas être dérangés pendant l'enregistrement et refusent d'ailleurs de montrer le travail en cours à l'A&R du label.
    De plus, le producteur demande aux trois musiciens de se couper des personnes extérieures, car il estime que l'entourage du trio est « le plus gros tas de merde qu'il ait jamais rencontré ».
    Le rythme est rapidement très soutenu et les morceaux sont enregistrés avec les trois musiciens ensemble en direct, sans aucun effet.
    Kurt Cobain ajoute ensuite des passages supplémentaires et des solos de guitare sur la moitié des chansons, puis finit par le chant, permettant de réaliser l'enregistrement en six jours.
    Courtney Love vient voir son mari au bout d'une semaine, parce qu'il lui manque, ce qui altère l'ambiance dans le studio, critiquant leur travail et allant au conflit avec tout le monde, notamment Dave Grohl.

    Un premier mixage réalisé en cinq jours est envoyé aux responsables du label, à leur société de management et à leur entourage fin février.
    Les retours sont négatifs : l'album est « inaudible », « les paroles pas à la hauteur », avec « trop d'effets sur la batterie et une voix enfouie » que les radios n'accueilleront probablement pas favorablement.
    Les médias s'emparent alors de l'affaire, font monter la pression et le producteur est rapidement traîné dans la boue pour « avoir bousillé le disque de Nirvana ».
    Cependant, quelques amis du groupe apprécient l'album et le trio est alors convaincu qu'il faut le publier ainsi en avril.
    Mais les nombreuses critiques finissent par les faire douter et ils en viennent à la conclusion que la basse et le chant sont réellement inaudibles.
    Ils se tournent de nouveau vers Steve Albini pour remixer l'album, mais celui-ci refuse.
    Ils confient alors le mastering à Bob Ludwig pour dissiper les inquiétudes : Krist Novoselic est ravi du résultat, mais pas Kurt Cobain, qui trouve encore le son imparfait.

    Alors que des médias évoquent un album à refaire entièrement, Nirvana, le directeur de DGC Records, puis David Geffen réagissent pour expliquer que le groupe souhaiterait seulement retravailler certaines chansons avec Scott Litt, dont la production sur Automatic for the People de R.E.M. a été fortement louée.
    Steve Albini proteste violemment, arguant que le groupe avait un accord avec lui et qu'aucune piste ne pouvait être modifiée sans son accord.
    Il finit par céder quand Krist Novoselic l'appelle au téléphone.
    Le trio retravaille ensuite quelques pistes au studio Bad Animals de Seattle en mai avec Scott Litt et en retire une du disque.

    Nirvana interprète pour la première fois les chansons d'In Utero lors d'un événement organisé par Krist Novoselic à San Francisco le 9 avril afin de dénoncer les viols perpétrés en Yougoslavie, son pays d'origine, et récolter des fonds pour les aider.
    Le bassiste décide d'ailleurs de se faire désormais appeler Krist pour marquer ses origines croates.
    Le groupe ne donne que trois autres concerts au cours de l'été mais ces spectacles marquent une première puisqu'il est rejoint par la violoncelliste Lori Goldston lors du deuxième, tandis que Pat Smear, l'ancien guitariste des Germs, est rapidement considéré comme le quatrième membre du groupe après avoir été invité à une de leurs répétitions.
    Il permet ainsi à Kurt Cobain d'avoir plus de liberté sur scène, sans avoir à se soucier de certaines portions de guitares devenues ingérables à jouer seul.
    Lors du troisième spectacle, le chanteur rejoint sa femme sur scène pour leur unique performance commune.

    In Utero est publié le 13 septembre 1993 au Royaume-Uni et une semaine plus tard aux États-Unis.
    Afin d'éviter la surmédiatisation de l'album, DGC Records adopte la même stratégie que pour Nevermind et en fait peu de publicité.
    Aucun single n'est d'ailleurs publié de façon commerciale.
    Bien que le groupe espère aussi avoir moins de succès, In Utero débute directement à la première place du Billboard 200, avec plus de 180 000 exemplaires vendus dès la première semaine, et du classement britannique des ventes.
    Un mois plus tard, Nirvana entame une tournée de quarante-cinq dates à travers les États-Unis, dont les premières parties sont assurées par leurs groupes favoris: The Breeders, Shonen Knife, Butthole Surfers ou Meat Puppets.

    Concert acoustique et session prometteuse (1994)
    Afin de relancer les ventes d'albums et de places de concerts, moins élevées que prévu, Nirvana accepte de jouer pour l'émission MTV Unplugged le 12 décembre 1993, au cours de laquelle les chansons sont jouées en acoustique.
    Jouant des reprises (Where Did You Sleep Last Night de Leadbelly et The Man Who Sold the World de David Bowie notamment) et chansons de son répertoire, les musiciens s'approprient totalement le concept de l'émission et montrent ainsi une nouvelle facette de leur musique.
    Grâce notamment à ce passage télévisuel, In Utero se vend à plus de cinq millions d'exemplaires aux États-Unis.

    Après un dernier concert début janvier 1994 à Seattle, Kurt Cobain souhaite enregistrer de nouveaux morceaux et ils réservent les Studios Robert Lang, que Dave Grohl et Krist Novoselic ont visité peu avant, pour la fin du mois.
    Le chanteur n'étant présent que par intermittence, ils n'enregistrent que You Know You're Right.
    Ils le réservent de nouveau pour avril, après leur tournée européenne.
    Le trio commence son voyage par un passage dans l'émission française Nulle part ailleurs sur Canal+ le 4 février et se produit ensuite au Portugal, de nouveau en France, en Italie, dans l'ex-Yougoslavie chère à Krist Novoselic, puis à Munich le 1er mars, prestation que Novoselic conclut en plaisantant avec la foule : « Nous ne jouons pas dans une salle énorme ce soir, car notre carrière est déclinante.
    Nous sommes sur une voie de garage. Le grunge est mort, Nirvana est fini.
    Notre prochain album sera un disque de hip-hop ».

    Les deux dernières dates en Allemagne sont annulées car Kurt Cobain est atteint d'une bronchite et d'une laryngite.
    Au repos avec sa femme à Rome, le chanteur fait une première tentative de suicide le 4 mars en mélangeant du champagne et une cinquantaine de comprimés d'un anxiolytique.
    Sauvé in extremis après un coma de vingt heures, il est rapatrié dans son manoir aux États-Unis, où il se réfugie et menace d'en finir.
    La police confisque ses armes le 18 mars et il est admis pour une cure de désintoxication à Los Angeles le 30.
    Il s'en échappe le lendemain afin de prendre un avion en direction de Seattle, où il se donne la mort le 5 avril.
    Son corps est retrouvé trois jours plus tard par un électricien venu installer une alarme.

    Après Nirvana (depuis 1994)


    Publications posthumes et réunions
    Nirvana étant l'un des groupes qui vend le plus de disques lorsque Kurt Cobain se donne la mort, DGC Records souhaite continuer de surfer sur la vague et demande donc aux deux membres restants de choisir plusieurs titres parmi les différents enregistrements pour sortir une compilation, annoncée sous le nom Chorus Versus Chorus.
    Encore sous le coup de l'émotion, ils en sont incapables et préfèrent publier l'intégralité du concert donné lors de l'émission MTV Unplugged.
    L'album live, paru en novembre 1994 sous le titre MTV Unplugged in New York, entre instantanément en tête des classements de ventes de plusieurs pays.
    Il est l'album posthume le plus vendu au monde.
    Après l'échec de ses deux groupes Sweet 75 et Eyes Adrift, Krist Novoselic abandonne la musique et se tourne vers la politique, tandis que Dave Grohl se lance dans un nouveau projet : Foo Fighters.

    Deux ans plus tard, From the Muddy Banks of the Wishkah, une compilation de chansons enregistrées sur scène entre 1989 et 1994, voit le jour et se retrouve en tête du Billboard 200.
    Les années suivantes sont marquées par une bataille juridique entre Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain, et les deux autres membres de Nirvana : la première estime que son mari était le groupe, Dave Grohl et Krist Novoselic n'étant que des musiciens d'accompagnement.
    Un accord est finalement trouvé entre les deux parties, en octobre 2002, ce qui se traduit immédiatement par la parution d'une compilation homonyme.
    Les coffrets With the Lights Out et Sliver: The Best of the Box suivent en 2004 et 2005, proposant démos, répétitions et titres en live encore inédits officiellement.
    Après la nouvelle publication, cette fois en DVD, de Live! Tonight! Sold Out!! en 2006 et du MTV Unplugged in New York en 2007, l’impressionnante performance scénique du trio, lors du festival de Reading 1992, suit le même chemin en 2009 avec Live at Reading.
    En parallèle, Sub Pop célèbre le vingtième anniversaire de son album le plus vendu, Bleach, en publiant une édition spéciale.
    DGC Records fait ensuite de même avec les deux autres albums studios en 2011 et 2013.
    Le groupe vend ainsi plus de soixante-quinze millions d'albums dans le monde, dont un tiers uniquement aux États-Unis.

    Dave Grohl, Krist Novoselic et Pat Smear, ce dernier considéré comme le quatrième membre du groupe, se retrouvent pour la première fois sur scène lors du 12-12-12: The Concert for Sandy Relief, un concert qui a lieu le 12 décembre 2012 au Madison Square Garden en faveur des victimes de l'ouragan Sandy.
    Ils rejoignent Paul McCartney sur la chanson Cut Me Some Slack, composée pour le film Sound City réalisé par Grohl en 2013.
    Le bassiste des Beatles les invite de nouveau le 19 juillet 2013 pour interpréter le même titre lors de son concert à Seattle, sorte de retour aux sources pour les survivants de Nirvana.

    Les trois « survivants » célèbrent l'entrée de Nirvana au Rock and Roll Hall of Fame en 2014, soit dès sa première année d'éligibilité, en jouant quatre chansons avec Joan Jett, Kim Gordon, St. Vincent et Lorde au chant.
    Au cours de la cérémonie, Dave Grohl remercie Aaron Burckhard, Dale Crover, Dan Peters et Chad Channing, pour leur participation au groupe en leur temps.
    Jason Everman avait lui refusé l'invitation.

    En 2016, lors de l'habituelle soirée de Clive Davis qui précède celle des Grammy Awards, ils rendent hommage à David Bowie en accompagnant Beck Hansen sur The Man Who Sold the World, telle qu'ils l'avaient jouée pour le MTV Unplugged.

    Foo Fighters
    Après la mort de Kurt Cobain, Dave Grohl entre en dépression, trouvant difficile d'écouter et de jouer de la musique, et projette même d'arrêter sa carrière musicale.
    Entamant alors « une sorte de thérapie cathartique, pour enregistrer et sortir les chansons qu'il a lui-même écrites », il enregistre intégralement une dizaine de morceaux en une semaine aux Studios Robert Lang en octobre 1994, aidé par le producteur Barrett Jones.
    Prévoyant de les publier dans un premier temps sous le nom de Foo Fighters, le label Capitol Records (avec qui il vient de signer) et ses amis l'encouragent à engager d'autres membres pour former un groupe et ainsi promouvoir l'album éponyme par des concerts : il engage ainsi Smear en plus de William Goldsmith et Nate Mendel, de Sunny Day Real Estateg.
    Ce premier disque sort en juillet 1995 et se vend à plus de deux millions d'exemplaires dans le monde en six mois.

    Après quinze ans de carrière et un succès international, la formation fait le choix de revenir aux sources avec un septième album devant « capturer l'essence-même du groupe ». Pour cela, Dave Grohl décide d'installer un studio dans son garage en Californie et fait appel à Vig pour la production, vingt ans après Nevermind.
    Publié en avril 2011 en parallèle de Back and Forth, le film retraçant l'histoire de Foo Fighters via des interviews, Wasting Light est également marqué par la participation de Krist Novoselic sur la chanson I Should Have Known.
    Début 2013, Dave Grohl réalise Sound City, un documentaire sur les studios éponymes qui ont vu l'enregistrement de Nevermind.
    Avec désormais neuf albums studio à son actif, Foo Fighters dépasse désormais les vingt ans de carrière et les douze millions d'albums vendus.





    # Style Musical


    Musique et influences


    Avec un « son de basse profond, parfois sombre et boueux, des distorsions mises en avant et des mélodies éparses que porte la voix de Cobain, à l'intensité souvent primale », Bleach correspond aux souhaits de Sub Pop, label de Seattle qui a signé et produit les groupes locaux, influençant fortement la scène grunge.
    Les albums sortis proposent un punk rock violent aux riffs « omniprésents », traversé de « quelques éclairs pop », mais qui occultent tout solo de guitare.
    Le passage de Nirvana sur un autre label pour Nevermind permet à Cobain d'exprimer davantage son talent pour l'écriture de mélodies pop efficaces, qui offre un contrepoint à la violence punk rock qui reste néanmoins présente.
    Ce mélange, considéré par les critiques musicaux comme particulièrement réussi, constitue l'une des principales raisons du succès de l'album.
    Pour In Utero, le groupe et Albini désiraient revenir à un son plus brut, comme sur Bleach.
    La musique est ainsi à la fois plus abrasive, mais paradoxalement plus accessible que sur Nevermind, oscillant entre instincts punk et harmonies pop.
    Le chanteur l'estime plus expérimentale et plus agressive qu'auparavant.
    Elle offre un aperçu des directions qu'auraient pu prendre leurs futures productions.

    Caractéristiques du grunge et de Nirvana, la plupart de leurs chansons présentent des séquences d'accords basées avant tout sur des power chords et des changements de nuances, alternant couplets calmes et refrains énergiques au rythme de riffs de guitare dissonants.
    De fait, la distorsion et le chorus sont les principaux effets utilisés par le groupe.
    Du côté de la voix, Vig s'est servi de la technique du re-recording pour donner plus de puissance au chant de Cobain sur Nevermind, alors qu'Albini considérait que c'était inutile, l'écho d'une pièce isolée lui paraissant suffisant.
    L'arrivée de Grohl au sein du groupe a permis de stabiliser la formation, mais aussi d'impliquer davantage son instrument dans leurs chansons.
    La batterie est ainsi très présente sur In Bloom et sur le deuxième album de Nirvana en général.
    Bien que le batteur enregistre seul dans une pièce séparée et bardée d'une trentaine de micros pour capter la réverbération naturelle de la salle, la production finale d'In Utero ne met finalement que très peu en valeur son jeu.
    Afin de donner un son particulier à sa basse, Novoselic l'accorde en ré bémol, soit un ton et demi plus bas que la normale.

    Cobain découvre les Beatles à un jeune âge et se passionne pour leur musique.
    Quand il se met à composer ses propres chansons, elles en subissent naturellement l'influencem.
    Ainsi, About a Girl, ballade à la « mélodie carillonnante et au refrain ironique », et Dumb rappellent « les mélodies simples et lumineuses » des Fab Four.
    Même si son talent pour l'écriture de ce type de morceaux est reconnu, ils ne constituent pas la majorité du répertoire de Nirvana, Cobain préférant alterner couplets calmes et refrains puissants dans le style des Pixies.
    Des chansons comme Smells Like Teen Spirit, Mr. Moustache ou Paper Cuts marquent aussi une opposition entre rugissements de guitares, rythme lourd et mélodie folk, à la façon de Led Zeppelins.
    Cette inspiration, présente dès le premier album, se retrouve souvent confrontée à un tempo proche du metal de Black Sabbath et Metallica (Scoff, School, Swap Meet, Sifting).

    Partageant avec elles le même producteur, le groupe propose quelques riffs proches de ceux des autres formations de la scène grunge de Seattle, tels les Melvins sur Paper Cuts ou Mudhoney sur Negative Creep.
    L'importance de l'ingénieur du son dans le processus de création oriente le trio vers de nouvelles directions musicales, notamment lors du remixage d'In Utero, où All Apologies et Dumb bénéficient du violoncelle de Kera Schaley.
    Cette touche délicate est le fruit du travail de Scott Litt, déjà à l'origine d'apports similaires sur Automatic for the People, de R.E.M.
    De même, Nirvana choisit Andy Wallace lors du mixage de Nevermind, car ils appréciaient le son de Seasons in the Abyss du groupe de thrash metal Slayer.
    Par ailleurs, Novoselic estime que l'enregistrement de Bleach a été influencé par la combinaison The Smithereens / Celtic Frost qu'ils écoutaient dans leur van à ce moment-là, tandis que Cobain a reconnu avoir eu pour objectif que leur deuxième album sonne comme « les Bay City Rollers subissant l'assaut de Black Flag ».

    Nirvana a également effectué un grand nombre de reprises au cours de sa carrière, que ce soit en studio ou sur scène.
    Le premier single du groupe, Love Buzz, a pour origine une chanson du groupe néerlandais de pop psychédélique des années 1960 Shocking Blue, dont les paroles ont été notablement modifiées.
    D'autres morceaux, comme Molly's Lips des Vaselines ou Turnaround de Devo, figurent sur le maxi Hormoaning sorti en 1992, tandis que d'autres titres comme Baba O'Riley des Who ou D-7 des Wipers sont interprétés lors de concerts ou festivals, sans toutefois être ensuite enregistrés en studio.
    Les reprises les plus marquantes du trio sont celles du MTV Unplugged in New York, lors de l'émission MTV Unplugged aux studios Sony Music où le groupe propose un set acoustique avec les instruments débranchés.
    Nirvana y interprète Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam des Vaselines, avant The Man Who Sold the World de David Bowie, exécutée de façon « très dylanienne et fidèle en ce sens à l'original paru en 1970 », qui « constitue l'un des sommets du concert ».
    Les frères Kirkwood des Meat Puppets rejoignent ensuite le groupe pour trois de leurs chansons : Plateau, Oh Me et Lake of Fire, la première étant qualifiée de « moment de grâce », tant Cobain éprouve des difficultés sur « les passages les plus hauts ou les plus graves ».
    Le trio achève le spectacle sur la chanson traditionnelle Where Did You Sleep Last Night de Leadbelly, dont le final « marque les esprits » avec « la voix brisée de Cobain », qui « suinte de douleur ».
    Ce dernier, qui présente le bluesman comme étant « mon interprète... notre interprète favori », refuse le rappel demandé par les producteurs de l'émission, estimant qu'il ne pourrait pas faire mieux.

    Thèmes et compositions



    Principal auteur-compositeur de Nirvana, Cobain a souvent été critiqué pour ses paroles décrites comme « incohérentes », au point que certains animateurs de radios refusent de diffuser Smells Like Teen Spirit car ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il chante.
    Ce type de comportement énerve tout particulièrement le chanteur, pour qui « il n'y a pas d'explication aux paroles ».
    Néanmoins, la plupart des morceaux s'inspirent d'événements ayant marqué sa vie.
    Ainsi, plusieurs chansons de Nevermind évoquent la relation dysfonctionnelle qu'il entretient avec Tobi Vail entre 1989 et 1990, certaines sont liées à son adolescence difficiles, tandis que d'autres traitent de son mal-être perpétuel.
    Il avoue cependant, après la sortie du deuxième album studio, que « certaines de mes expériences les plus intimes, comme des ruptures ou des mauvaises fréquentations, font écho au vide béant que ressent la personne dans la chanson, une solitude extrême, un ras-le-bol ».

    Au fil des trois disques, une évolution des paroles est notable, même si elles restent dans l'ensemble peu empreintes d'optimisme et de bonheur.
    Celles de Bleach sont ainsi présentées comme « délibérément sombres et claustrophobes », alors que Cobain commence à peindre des scènes violentes révélant sa haine de lui-même et des autres sur Nevermind.
    In Utero propose des textes plus directs et plus construits autour de thèmes nihilistes, de l'inadéquation sociale et de la frustration du compositeur, laissant entrevoir ses premières intentions suicidaires.
    Dans ce dernier album, Cobain s'appuie bien plus sur ses lectures, s'inspirant notamment de la biographie de l'actrice Frances Farmer pour Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle et du roman historique Le Parfum, de Patrick Süskind, sur Scentless Apprentice.

    Outre la colère récurrente du chanteur, celui-ci reprend de façon régulière d'autres thématiques au cours de ses compositions.
    Il aborde ainsi à maintes reprises le machisme, sujet qui lui tient à cœur puisqu'il a souvent été victime des brimades de ses camarades au lycée, des « mecs qui picolent ensemble, se battent et pissent comme des animaux pour marquer leur territoire », en qui il ne se reconnaît pas et dont il cherche à tout prix à se démarquer.
    Il est d'ailleurs dégoûté de retrouver ce type de personnes dans le public de Nirvana et n'hésite pas à leur montrer son mépris via les chansons Mr. Moustache, Downer et Very Apea.
    Son adolescence l'inspire d'autant plus qu'elle a été difficile : après le divorce de ses parents lorsqu'il a huit ans, il habite dans un premier temps chez sa mère avant de vivre pendant plusieurs mois dans la rue en 1985.
    Sans argent, ni domicile fixe, sa situation précaire l'oblige à dormir pendant quelques mois dans le van de Novoselic, chez Dale Crover, ou encore, selon la légende, sous un pont de la rivière Wishkah à Aberdeen (Something in the Way).
    Cette expérience traumatisante se reflète dans ses paroles : il juge ses parents responsables de ce qui lui est arrivé dans Scoff et se définit comme un « raté défaitiste » sur Negative Creep.
    Paper Cuts, qui évoque le « calvaire d'un enfant maltraité qui grandit enfermé dans une pièce aux vitres peintes en noir », fait aussi écho à son enfance.

    Résultat ou non de cette période de sa vie, les chansons de Cobain sont marquées par sa souffrance, ce que certains appellent son « aliénation », et la musique lui permet d'y échapper.
    Souvent ironique, et parfois même humoristique, il raconte l'histoire d'assassins dérangés sur Floyd the Barber, pratique l'autodérision sur On a Plain ou bien compare sa vie à celle de Frances Farmer, une actrice hollywoodienne des années 1930-1940 dont la carrière s'est brutalement arrêtée après avoir voulu changer le système du cinéma et qui a ensuite fait un séjour de plusieurs années en hôpital psychiatrique.
    Sur Lithium, il dresse un parallèle entre lui-même et un jeune homme déprimé et au bord de la folie qui fait le choix de se tourner vers la religion, une attitude que le chanteur ne comprend pas.
    Bien qu'ayant fait un court séjour dans la famille born again de son ami Jesse Reed, Cobain a toujours préféré « gérer sa douleur » en prenant des drogues plutôt que de s'en remettre à Dieu, d'abord en fumant du cannabis, avant d'utiliser des produits plus forts, notamment l'héroïne.

    En plus de son goût peu prononcé pour les paroles optimistes, le chanteur se passionne également pour tout ce qui touche aux sécrétions corporelles et aux maladies, sujet récurrent sur In Utero.
    Ainsi, Drain You évoque une histoire d'amour fusionnelle entre deux bébés voisins de couveuse à l'hôpital, Scentless Apprentice empile les images scatologiques, tandis que Tourette's rend hommage au médecin français qui a diagnostiqué le premier cette maladie.
    Cette fascination morbide pour les relents du corps humain se retrouve aussi sur Pennyroyal Tea, où il décrit les effets de la tisane à la menthe pouliot, qui aurait des vertus abortives et déclencherait des contractions utérines, puis cite les anti-acides à la cerise qu'il prend pour diminuer les problèmes intestinaux qui le tourmentent.

    Dans cette chanson, la révolte qui caractérise habituellement Cobain semble laisser sa place à l'abattement, laissant percevoir l'allusion du suicide, comme il l'avait déjà fait sur Milk It.
    En effet, depuis les débuts du groupe, le chanteur adresse de vives critiques dans ses textes : à la scène de Seattle sur School qu'il décrit comme « clanique et hiérarchique » ; contre l'esprit jeune avec Smells Like Teen Spirit ; aux gens forcés d'agir de façon contradictoire à leur nature pour satisfaire à ce qu'on attend d'eux (Come as You Are) ; à certaines salles de concert qui font payer les billets d'entrée au groupe, celui-ci devant ensuite lui-même les revendre et perdant de l'argent s'il n'y arrivait pas, sur Stay Away, et contre l'autorité en général (Mr. Moustached, Breed).

    Après le succès de Nevermind, Nirvana fait face à une médiatisation très importante. Cobain, ne souhaitant pas cette vente de masse et ne la supportant pas, s'en prend à l'industrie musicale qui est responsable de ce marketing féroce.
    S'il en avait eu la possibilité, il aurait aimé pouvoir sortir de ce système.
    Il n'avait d'ailleurs pas hésité à épingler leur premier label, Sub Pop car, bien qu'indépendant, la pression exercée par celui-ci et son fonctionnement étaient proches de ce qui se faisait dans les majors, alors même que Big Cheese apparaît sur Bleach, sorti par Sub Pop.
    Il règle également, à plusieurs reprises, ses comptes avec les journalistes qui le traquent lui et Courtney Love (Rape Me et Serve the Servants).
    Sur cette dernière chanson, il refuse aussi toute idée de s'être vendu sur leur deuxième album, en réponse à ceux qui leur en font le reproche.
    Parmi les autres critiques, Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip s'adresse au styliste Perry Ellis qui a lancé une ligne de vêtements grunge.

    Dans le répertoire de Cobain figurent malgré tout quelques chansons d'amour, presque toutes inspirées des propres relations de Cobain, de ses ruptures, mais aussi de son mariage.
    Bien que pas forcément reconnu, le talent du chanteur pour l'écriture de ce type de morceaux est pourtant réel, en atteste About a Girl, la première, qui « reflète à la perfection la rage, la douleur et la tendresse toujours présente » en référence à sa séparation d'avec Tracy Marander.
    Sur Lounge Act, il reconnaît qu'il est difficile d'être à la fois un artiste et un compagnon convenable, un sentiment qui le déchire de l'intérieur, se justifiant sur l'échec de sa relation avec Vail.
    Il raconte ensuite les débuts de son idylle avec Love sur Heart-Shaped Box, évoquant les boîtes en forme de cœur qu'ils s'offrent depuis la fin de l'année 1991.
    Milk It et surtout All Apologies sont parmi les autres titres de Cobain abordant le thème de l'amour.
    Sur la seconde, il décrit même comme « paisible, heureuse et confortable » l'ambiance dans laquelle sa femme, sa fille Frances Bean et lui vivent, contrastant avec l'habituel pessimisme dont il fait preuve.

    À l'instar des violentes critiques qu'il a émises dans ses chansons, Cobain en a également suscité de fortes avec certaines d'entre elles, même si en réalité, ses textes sont en fait incompris.
    Ainsi, Polly raconte un fait-divers s'étant déroulé à Tacoma, en 1987, au cours duquel une adolescente qu'il connaissait est enlevée, torturée puis violée, avant de s'échapper.
    Les paroles, chantées du point de vue du violeur, peuvent paraître malsaines si interprétées au premier degré, alors que le chanteur exprime en réalité son admiration pour le courage dont elle a fait preuve.
    De même, Rape Me tente de montrer le féminisme tout autant que le fatalisme qu'on peut enfouir en soi à la suite d'un viol.
    Le titre (« viole-moi »), ainsi qu'une partie des paroles, provoquent les foudres des associations féministes, alors même que le chanteur affirme avoir toujours été de leur côté.
    Il finit par s'approprier ce titre en réponse aux attaques perpétuelles de la presse.
    Dans un autre genre, le dernier vers de la chanson Stay Away, God is gay (« Dieu est homo »), déchaîne la fureur des conservateurs américains, qui essaient vainement de la faire censurer à la sortie de l'album.
    Ce morceau illustre parfaitement l'indépendance de Nirvana vis-à-vis de toute catégorisation, bien qu'il devienne un hymne de la scène de Seattle.





    # Héritage et distinctions

    Considéré « indiscutablement comme l'album de rock le plus important des années 1990 », le son de Nevermind donne le ton pour le rock de cette période.
    Il « a durablement influencé le son de toute la décennie », car il ne se contente pas de faire sortir de l'ombre la scène grunge de Seattle, il ouvre la voie à des groupes comme Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains.
    De plus, il fait connaître auprès du grand public le rock alternatif dans son ensemble, établissant ainsi la viabilité commerciale et culturelle du genre.
    Proposant « des chansons pop tordues qui flirtent avec l'agressivité du punk et les accords puissants du metal », il « inspire toute une génération de musiciens » : « aucun autre album dans l'histoire récente n'a eu un impact aussi écrasant sur une génération, une nation d'adolescents soudainement transformés en punks, ni un effet aussi catastrophique sur son principal créateur ».

    Il marque aussi l'émergence d'une nouvelle génération de fans de musique, dans un milieu jusqu'alors dominé par les goûts musicaux des baby boomers.
    Il « est arrivé exactement au moment qu'il fallait. C'était une musique faite par, pour et à propos de jeunes gens ignorés ou traités avec condescendance ».
    En effet, après des années 1980 dominées dans l'ensemble par un rock plus sage et feutré qui n'arrive pas à se renouveler, la mode revient aux guitares agressives, non seulement aux États-Unis mais aussi au Royaume-Uni.
    Cette jeune génération redécouvre à cette occasion le punk rock des années 1970, ainsi que les festivals itinérants consacrés au rock alternatif, tel le Lollapalooza.

    Le succès international du disque entraîne un bouleversement des stratégies des maisons de disques : estimant désormais que les groupes de rock alternatif peuvent atteindre rapidement une grande popularité, elles n'hésitent plus à leur offrir des avances conséquentes pour l'enregistrement de leurs albums.
    Les majors du disque proposent ainsi des contrats alléchants à des artistes jusqu'alors underground comme Butthole Surfers, Helmet, L7, Melvins, Mudhoney, The Smashing Pumpkins ou encore Tad.
    Cette évolution permet à des groupes de la côte Ouest des États-Unis comme The Offspring ou Green Day de briller dans le monde entier.

    Le troisième album de Nirvana, In Utero, qui reprend la violence de Bleach avec la maturité de Nevermind, est considéré par le journaliste musical Charles R. Cross comme « bien meilleur que Nevermind ».
    « Apparaissant pourtant comme une suite idéale à Nevermind de 1991 : un condensé de puissance mal assumée et de sincérité à fleur de peau, qui aura à cœur de briser tous les schémas qui avaient été dressés au lendemain de Nevermind », c'est finalement « une sorte d'album maudit, car renié par Geffen, puis Albini, puis Cobain, finalement, l'estimant mal mixé et mastérisé », qui semble « aujourd'hui être littéralement oublié par les groupes actuels.
    S'il y a un album qui s'est vendu à plus de quatre millions d'exemplaires qui est négligé et sous-estimé, c'est bien In Utero ».

    Avec le temps, il apparaît d'ailleurs que seule la popularité du deuxième album studio de Nirvana reste intacte : il figure à la 17e place du classement des 500 plus grands albums de tous les temps établi par Rolling Stone, de la liste des 100 meilleurs albums de tous les temps du Time, à la 3e place du classement des 100 meilleurs albums de tous les temps établie par les lecteurs du magazine Q ou encore dans la sélection des 101 disques qui ont changé le monde de la discothèque idéale de Philippe Manœuvre.
    In Utero se contente d'une 13e position dans les « 100 meilleurs albums des années 1990 » de Pitchfork et d'une 439e place parmi les « 500 meilleurs albums de tous les temps » du magazine Rolling Stone.
    Il fait néanmoins partie, tout comme Nevermind, des 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie.
    En 2005, la Bibliothèque du Congrès intègre Nevermind dans ses enregistrements sonores considérés comme significatifs selon des critères culturels, historiques et esthétiques.
    Nirvana fait son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2014, vingt-cinq ans après la publication de Bleach, soit dès sa première année d'éligibilité.

    Le groupe est distingué à onze reprises sur les trente et une nominations obtenues au cours de sa carrière et après la mort de Cobain.
    La première est le NME Awards du « Meilleur single » pour Smells Like Teen Spirit en 1991, suivie des MTV Video Music Awards du « Meilleur nouvel artiste » et de la « Meilleure vidéo alternative » en 1992, et également récompensée en 2000 dans la catégorie « Meilleur single de tous les temps » des NME Awards.
    Le trio se voit décerner son unique Grammy Awards, celui du « Meilleur album de musique alternative » pour le MTV Unplugged in New York en 1996, puis le NME Awards du « Meilleur DVD musical » en 2008 pour ce même album live.
    En 1993, le single In Bloom est récompensé dans la catégorie « Meilleure vidéo alternative », alors qu'Heart-Shaped Box l'est l'année suivante dans les catégories « Meilleure direction artistique » et « Meilleure vidéo alternative ».
    Nirvana reçoit aussi le Brit Awards de la « Meilleure révélation internationale » en 199351, l'American Music Awards du « Meilleur duo/groupe de heavy metal/hard rock » en 1995.




    # Membres

    Derniers membres


    Kurt Cobain - chant, guitare (1987–1994)
    Krist Novoselic - basse (1987–1994)
    Dave Grohl - batterie, chœurs (octobre 1990–1994)

    Musiciens en concerts


    Pat Smear - guitare, chœurs (septembre 1993–1994)
    Lori Goldston - violoncelle (novembre 1993–1994)

    Anciens membres


    Aaron Burckhard - batterie (1987–1988, avril 1988)
    Dale Crover - batterie (janvier-février 1988, août 1990)
    Dave Foster - batterie (mars-avril 1988)
    Chad Channing - batterie (mai 1988-mai 1990)
    Dan Peters - batterie (juin 1990-septembre 1990)
    Jason Everman - guitare ryhtmique (février 1989-juin 1989)




    # Discographie


    Les albums :


    Albums studios

    • 1989 : Bleach, (Sub Pop)

    • 1991 : Nevermind, (Geffen Records)

    • 1993 : In Utero, (Geffen Records)



    Compilations

    • 1992 : Hormoaning, (Geffen Records)

    • 1992 : Incesticide, (Geffen Records)

    • 2002 : Nirvana (Best Of 1988-1994), (Geffen Records)

    • 2004 : With The Lights Out, (Geffen Records)

    • 2005 : Sliver: The Best of the Box, (Geffen Records)

    • 2010 : Icon



    Albums live

    • 1994 : MTV Unplugged in New York, (Geffen Records)

    • 1996 : From the Muddy Banks of the Wishkah, (Geffen Records)

    • 2009 : Live at Reading (enregistré en 1992)

    • 2019 : Live at the Paramount

    • 2019 : Live and Loud



    les singles :



    • 1988 Love Buzz

    • 1990 Silver

    • 1991 Smells Like Teen Spirit

    • 1991 Come as You Are

    • 1991 Lithium

    • 1991 In Bloom

    • 1993 Heart-Shaped Box

    • 1994 Rape me

    • 1994 Pennyroyal tea

    • 1994 About a Girl

    • 1996 Aneurysm

    • 2002 You Know You're Right






    # Documentaires

    1992 : 1991: The Year Punk Broke
    1998 : Kurt and Courtney
    2005 : Classic Albums: Nirvana – Nevermind
    2006 : Nirvana – A Classic Album Under Review – In Utero
    2006 : Kurt Cobain: About a Son
    2011 : Back and Forth
    2015 : Soaked in Bleach
    2015 : Kurt Cobain: Montage of Heck







    Waha

    Kipi [Cosplayeuse, pop-idol] - Lun 13 Sep 2010 - 1:52






    Kipi



     
    # Bloc Technique
    Date de naissance : 4 août 1988
    Taille : 1m53
    Poids : 46 kg
    Groupe sanguin : O
    Métier : cosplayeuse, chanteuse, idole...
    Son site: http://still.kipi.lomo.jp
    Son fan-site: http://kipiblog.blogspot.fr






    # Description

    Il y a quelques jours, Personne m'a parlé d'une cosplayeuse plutot douée !
    En fait c'est une pop-idol qui se produit toujours dans de magnifiques cosplays !!!
    La demoiselle est vraiment super douée !




    # Quelques photos
     

    Alice in Wonderland


    Alice in Wonderland


    Alice in Wonderland


    Alice in Wonderland


    Alice in Wonderland


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Amane Misa [Death Note]


    Asahina Mikuru
    [La mélancholie de Suzumiya Haruhi]



    Asahina Mikuru
    [La mélancholie de Suzumiya Haruhi]



    Asahina Mikuru
    [La mélancholie de Suzumiya Haruhi]



    Asahina Mikuru
    [La mélancholie de Suzumiya Haruhi]



    Asuka Langley [Evangelion]


    Asuka Langley [Evangelion]


    Asuka Langley [Evangelion]


    Asuka Langley [Evangelion]







    Waha

    Kisuke Urahara [Bleach] [GON] - Dim 23 Mai 2010 - 16:51









    # Bloc Technique
    Nom : 浦原 喜助, Urahara Kisuke
    Race : Shinigami
    Sexe : masculin
    Date de naissance : né un 31 Décembre
    Cheveux : blonds
    Yeux : verts
    Taille : 183 cm
    Poids : 69 kg
    Occupation : Tenancier de la Boutique Urahara
    Ancienne Occupation : Capitaine de la 12ième Division, Fondateur et Président du Bureau de Développement Technique, 3ième Siège de la 2ième Division, Commandant de l'Unité de Détention des Services d'Espionnage
    Zanpakutō : Shikai Benihime ; Bankai Inconnu
    Seiyu : Shinichiro Miki






    # Description

    Kisuke Urahara est le tenancier de la Boutique Urahara qui se spécialise dans la vente d'objets pour Shinigamis et l'un des protagonistes centraux de la série.
    La boutique est maintenu par Urahara lui-même, ainsi que ses employés, Tessai Tsukabishi, Jinta Hanakari et Ururu Tsumugiya.
    Après qu'Ichigo Kurosaki soit devenu un Shinigami, Kisuke devint non-officiellement le mentor d'Ichigo, l'aidant et l'enseignant à sa manière, ainsi que le préparer à faire face à divers adversaires.

    Il fut révélé plus tard que Urahara travaillait autrefois comme étant Capitaine de la 12ième Division et fut un remarquable inventeur durant son temps à la Soul Society, ayant développé plusieurs dispositifs utilisés par les Shinigami.
    Durant ses années à la Soul Society, Kisuke fut exilé pour un crime qu'il n'a pas commis et, depuis ce jour, il a pris résidence dans le Monde Humain.
    Malgré ça, il demeure un allié valable à la Soul Society dans leur bataille contre les Arrancars et il est aussi considéré comme étant l'un des plus grand adversaires de Sōsuke Aizen, incluant Shinji Hirako et Ichigo Kurasaki.





    Lien vers la fiche Animé :
    Lien vers la fiche Manga :




    Waha

    Natsume Maya [Tenjo Tenge] [GON] - Mar 20 Avr 2010 - 22:55









    # Bloc Technique
    Nom : 棗 真夜
    Race : Humaine
    Sexe : féminin
    Age : 17 ans (20 aout)
    Cheveux : gris
    Yeux : bruns, bleus ?
    Groupe sanguin : B
    Taille : 170cm / 42 cm
    Poids : 49 kg
    Mensuration : 92-53-84 / 40- ?-?
    Style de combat : Natsume Goushin Ryu
    Seiyu : Aya Hisakawa






    # Description

    Grande-sœur d'Aya, petite-sœur de Shin, elle dirige le Jyūkenbu club, un club d'art martial très efficace, et fait partie des combattants les plus forts de l'école.
    Ex-petite amie de Mitsuomi, elle soutient Sōichiro et ses sentiments pour lui restent ambiguës.






    Lien vers la fiche Manga :





    Revenir en haut